SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 97
•   Pulsando cualquier tecla, la presentación avanza.
•   Pinchando en el Indice , y una vez en este, se puede
    seleccionar la parte de la presentación donde queremos ir.
Indice   Paseo por el Museo del Prado

             • Origen del Museo del Prado
             • Interior del Museo
             • Obras Maestras
             • Curiosidades y datos interesantes
             • Ampliación del Museo
             • Plano
             • Alrededores del Museo
Indice
Indice
                                   El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del
                                   Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en
                                   1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de
                                   Carlos III. No obstante, el destino final de esta
                                   construcción no estaría claro hasta que su nieto Fernando
                                   VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de
                                   Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la
                                   creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas.



         El Real Museo, que pasaría pronto a
         denominarse Museo Nacional de
         Pintura y Escultura y posteriormente
         Museo Nacional del Prado, abrió por
         primera vez al público en noviembre de
         1819.
Indice           Descripción del edificio de Villanueva

               Está formado por un cuerpo central al que flanquean unas galerías alargadas que terminan en unos
         pabellones cuadrados en cuyo interior se cobijan las rotondas.
               El cuerpo central sobresale con una construcción que tiene seis columnas de orden toscano, un
         entablamento, una cornisa y un ático que lo remata. En su cara posterior, termina en forma semicircular o
         absidial, de tal modo que su plano adopta forma basilical. Originariamente, dicha estancia abarcaba las dos
         plantas de altura, y a finales del XIX se dividió en dos pisos. El inferior era la sala de juntas, hasta su
         reciente conversión en recibidor. La planta superior es la actual sala 12, presidida por Las Meninas.




             Las dos galerías laterales tienen dos plantas en altura. La inferior con unos ventanales profundos y
             alargados que acaban en un arco de medio punto y la superior con una galería de columnas jónicas (en
             la actualidad hay un tercer piso retranqueado, obra posterior).
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice




         • Después de una breve descripción de cada una de las colecciones. Se
           presentan las 50 Obras Maestras recomendadas en la Web del Museo
           del Prado, todas ellas, acompañadas de una breve descripción.
Indice   PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850
         Con gran diferencia, la mayor y más importante colección del mundo. Cronológicamente
         abarca desde murales románicos del siglo XII hasta el final del siglo XIX. Sus ricas
         colecciones incluyen pintura medieval, con Bartolomé Bermejo, Juan de Flandes y
         Berruguete, renacentista, con autores como Pedro Machuca, Juan de Juanes y Juan Correa
         de Vivar, manierista con el protagonismo absoluto de El Greco, y barroca con Zurbarán,
         Ribera, Murillo y Velázquez. Sólo las colecciones de estos cuatro autores suman 200
         pinturas. Del siglo XVIII, destacan aparte de Goya los bodegones de Luis Meléndez y la
         variada colección de Luis Paret, considerado el mejor pintor español de estilo rococó. Desde
         hace muchos años se trabaja en la puesta en valor de la pintura española del siglo XIX
         posterior a Goya, que incluye riquísimos y muy caudalosos fondos desde el Neoclasicismo
         hasta Sorolla; las pinturas de este siglo suman casi 3.700 obras en total (más de la mitad
         de todas las pinturas del museo). Entre las últimas novedades de la colección española
         antigua, destacan las compras de La condesa de Chinchón de Goya, El barbero del Papa de
         Velázquez y la Colección Naseiro de bodegones, que ha cubierto múltiples lagunas dentro de
         tal temática
Indice             PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850


         Románica y Gótica       Renacimiento                                        Siglo XVIII
                                                             Barroca                                        Siglo XIX




                                                     Velázquez
         Anónimo             Yáñez de la Almedina,                                  Goya                Haes, Carlos de Perro
                             Fernando                Vista del jardín de la Villa
         Soldado o Montero                           Medici de Roma                 Perro semihundido    La canal de
                             Santa Catalina                                                             Mancorbo en los Picos
                                                                                                        de Europa
Indice     PINTURA ITALIANA
           Desde el primer Renacimiento, con unos pocos ejemplos de Fra Angélico, Mantegna,
           Antonello da Messina y Botticelli, hasta el siglo XVIII (Tiépolo y Corrado Giaquinto).
           También, ocho obras de Rafael y su taller, obras maestras de Correggio, Bronzino, Andrea
           del Sarto, Sebastiano del Piombo, Federico Barocci, Annibale Carracci, Caravaggio, Guido
           Reni, Guercino, Luca Giordano... y la mayor colección mundial de la escuela veneciana
           (Tiziano, Tintoretto, Veronés y Bassano).




         Tiziano, Vecellio di Gregorio           Carracci, Annibale              Batoni, Pompeo
                                               Venus, Adonis y Cupido       Francis Basset, I barón de
          La bacanal de los andrios
                                                                                     Dunstanville
Indice   PINTURA FLAMENCA
         Primitivos flamencos como Weyden (El descendimiento de la cruz), Dieric Bouts, Petrus
         Christus y Hans Memling, y la mejor colección de El Bosco. Igualmente sobresalientes son
         las pinturas de Patinir, El Triunfo de la Muerte de Pieter Brueghel el Viejo y varias de
         Quentin Metsys y Pieter Coecke. Pintura flamenca del siglo XVII: una enorme colección de
         Rubens, más de 25 cuadros de van Dyck, varios de Jacob Jordaens, incluyendo su
         Autorretrato con su familia, y la serie de Los Cuatro Sentidos de Brueghel. Es una de las
         mejores colecciones flamencas del mundo, sólo comparable con la del museo de Viena.




                                                Jordaens, Jacob
                   El Bosco                                                       Teniers, David
         Mesa de los pecados capitales      Tres músicos ambulantes
                                                                                  El Alquimista
Indice   PINTURA HOLANDESA
         La pintura holandesa del XVII tiene una presencia mucho más corta, aunque incluye La
         reina Artemisa de Rembrandt y ejemplos de Gabriel Metsu, Adriaen van Ostade, Mathias
         Stomer y Philips Wouwerman.




                Rembrandt
                Artemisa
                                                              Claesz., Pieter
                                                                 Bodegón
Indice   PINTURA FRANCESA
         Apenas hay ejemplos anteriores a 1600, aunque los siglos XVII y XVIII cuentan con
         obras magistrales de Poussin, como El Triunfo de David y El Parnaso. Claudio de Lorena
         cuenta con varios paisajes magistrales, y hay un par de ejemplos de Simon Vouet. El
         tenebrismo cuenta con ejemplos llamativos de Georges de La Tour y Valentin de Boulogne.
         Retratistas de los borbones españoles, como Jean Ranc y Van Loo, tienen presencia junto a
         maestros rococós como Watteau y Boucher. .




                                                Poussin, Nicolas
                                                El Parnaso
                                                                            Lorena, Claudio de
             La Tour, Georges de                                            Paisaje con el embarco en
                                                                            Ostia de Santa Paula
             Ciego tocando la zanfonía
                                                                            Romana
Indice     PINTURA ALEMANA
           Reducida en número, pero de gran calidad. Cuatro de las obras maestras de Alberto Durero,
           entre ellas su Autorretrato de 1498 y la pareja de tablas de Adán y Eva, así como una
           Virgen y dos curiosas escenas de cacería de Lucas Cranach, dos alegorías muy importantes de
           Hans Baldung Grien y, ya del siglo XVIII, un rico grupo de retratos de Anton Raphael
           Mengs.




                                                              Lucas Cranach
                                                              Cacería en honor de Carlos V en el castillo de Torgau



         Hans Baldung Grien           Alberto Durero

         Las edades y la muerte       Aautorretrato
Indice   PINTURA BRITÁNICA

         Existe una pequeña colección de pintura inglesa, tanto de artistas nativos como de extranjeros
         que trabajaron de forma estable en aquel país: Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds,
         Thomas Lawrence, David Roberts y ya de la época victoriana, Lawrence Alma-Tadema.




                                                            Alma Tadema, Sir Lawrence
               David Roberts
                                                            Escena pompeyana, o La siesta
               La Torre del Oro
Indice      ESCULTURA
            Escultura griega y romana, también del siglo XVI y posterior. Destacan las Musas que
            pertenecieron a Cristina de Suecia, y que tras la última ampliación se ubican en el recibidor
            oval, bajo la sala de Las Meninas.




               Anónimo                  Anónimo                  Anónimo
         El baile de las ménades   La emperatriz Sabina     El niño de la espina
ARTES DECORATIVAS
Indice
         El Tesoro del Delfín, valiosa colección de orfebrería y gemas talladas. Además el Museo
         guarda una rica colección de tapices, armaduras porcelanas, así como el caudaloso monetario
         que fue de Alberto Bosch
DIBUJOS Y ESTAMPAS
Indice
         Sobresale la colección de dibujos de Goya, la más amplia del mundo. Junto a ella, la colección
         de dibujos españoles del siglo XIX, con más de 3.000 obras originales, es de extraordinaria
         importancia. Las colecciones de dibujos extranjeros son más desiguales, aunque incluyen
         notables ejemplos italianos; de manera sorprendente, en fecha reciente se identificaron dos
         bocetos de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina.
Indice




         Las 50 Obras Maestras, del Prado
Indice




                                La cacería de liebres muestra a un cazador a caballo -casi de
                                frente como el Soldado-, con el tridente en la mano, lanzando tres
         Anónimo                perros para acosar a las liebres y llevarlas hasta la red tendida
                                por el cazador
         Cacería de liebres
         Planta Baja Sala 51c
Indice                          Juan de Flandes concibe el espacio
                                de esta Crucifixión con un punto de
                                vista bajo, que evoca las
                                composiciones de Mantegna y la
                                dota de resonancias italianas, por el
                                modo de disponer al los personajes
                                con un dominio de líneas rectas que
                                otorgan monumentalidad al
                                conjunto. Para llamar la atención
                                sobre Cristo Crucificado, situado en
                                el centro, ante un fondo de
                                paisaje, idea un semicírculo de
                                figuras en torno a Él. A la
                                originalidad del pintor flamenco al
                                representar este tema iconográfico se
                                suma su dominio técnico, patente en
                                la forma de reproducir las calidades
                                de las cosas como las piedras
                                preciosas y el coral esparcidos por el
                                suelo.
         Flandes, Juan de
         La Crucifixión
         Planta Baja Sala 57b
Indice                                                    Tabla central del Retablo de Santo Domingo
                                                          de Silos de la parroquia de Daroca,
                                                          Zaragoza, que representa al santo abad
                                                          benedictino vestido de obispo. El personaje
                                                          aparece sentado en un trono gótico decorado
                                                          con estatuas policromadas de las siete
                                                          virtudes, las teologales: Fe, Esperanza y
                                                          Caridad y las cardinales: Prudencia,
                                                          Justicia, Fortaleza y Templanza.

                                                          Destaca especialmente el extremo realismo
                                                          del rostro de Santo Domingo y la fuerza de
                                                          su mirada, características propias del arte
                                                          flamenco que, en este caso, no son verídicas
                                                          sino ideales, ya que fue en el siglo XI cuando
                                                          el monje Domingo fundó, cerca de Burgos, el
                                                          Monasterio de Silos, donde vivió. Este
                                                          realismo contrasta con el abundante uso del
                                                          oro que, como se había especificado en el
                                                          contrato, no aparece embutido, como es
                                                          habitual en Aragón.
         Bermejo, Bartolomé
         Santo Domingo de Silos entronizado como obispo
         Planta Baja Sala 50
Indice
                                                            La disposición del escenario y de las
                                                            figuras reflejan la modernidad de
                                                            Berruguete en cuanto a las nuevas
                                                            tendencias compositivas. A su vez, la
                                                            pintura ilustra su capacidad para la
                                                            narración pictórica. La escena compone
                                                            una magnífica crónica de la Castilla de
                                                            tiempos de los Reyes Católicos. Los
                                                            personajes vestidos a la moda del siglo
                                                            XV, están dotados de una gran
                                                            realidad y verismo, rozando lo
                                                            anecdótico, como el personaje que
                                                            duerme debajo del santo.

                                                            Procede de la Sacristía de Santo Tomás
                                                            de Ávila.


         Berruguete, Pedro
         Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán
         Planta Baja Sala 57b
Basada en un grabado de Alberto
Indice                             Durero, es uno de los primeros
                                   encargos de El Greco en Toledo. El
                                   artista armoniza los conceptos de
                                   dibujo y color desarrollados
                                   respectivamente en el foco romano y
                                   veneciano. En los diferentes colores de
                                   los mantos destaca la contrastada
                                   gama de su paleta, que entronca con la
                                   de Tintoretto. También se pueden
                                   apreciar ecos de la obra de Miguel
                                   Ángel en la vigorosa anatomía de
                                   Jesús.

                                   La obra fue pintada para el ático del
                                   retablo del altar mayor de la Iglesia de
                                   Santo Domingo el Antiguo de Toledo,
                                   por encargo de Diego de Castilla, deán
                                   de Toledo y albacea de doña María de
                                   Silva, enterrada en el convento. Fue
                                   adquirida en 1832 por Fernando VII
         El Greco                  al escultor Valeriano Salvatierra.
         La Trinidad
         Planta Primera Sala 10a
Retrato de personaje desconocido, vestido con
Indice                                         traje negro de cuello y puños de encaje y
                                               luciendo colgante y espada, detalle que
                                               destaca su condición de caballero. Una de las
                                               obras maestras del Renacimiento español y
                                               una de las más divulgadas de la producción
                                               de El Greco.

                                               Pintada en los primeros años del artista en
                                               Toledo, El caballero de la mano en el pecho se
                                               distingue por la expresividad de la mirada
                                               que el personaje mantiene fija en el
                                               espectador y el naturalismo en el gesto de la
                                               mano.

                                               Existen muy diversas interpretaciones
                                               entorno a la identidad del personaje y al
                                               significado del gesto, afirmando algunos que
                                               simboliza diferentes estados, como
                                               arrepentimiento o un juramento. Aunque
                                               existan dudas razonables, se ha llegado a
         El Greco                              identificar al caballero con Juan de Silva y
                                               Ribera, III marqués de Montemayor, alcalde
         El caballero de la mano en el pecho   del Alcázar de Toledo.
         Planta Primera Sala 10a
Indice
                                     Es una de las obras más importantes de la
                                     producción tardía del pintor; destinada al
                                     que iba a ser el panteón familiar dentro de la
                                     Iglesia Conventual de Santo Domingo el
                                     Antiguo, en Toledo. Para tal efecto, el artista
                                     recuperó un tema que había tratado en
                                     diversos momentos de su carrera, un símbolo
                                     de resurrección y eternidad que acompañaría
                                     los restos del pintor, probablemente
                                     autorretratado en el pastor del primer
                                     término. Se ha pensado que escogió este
                                     episodio por el significado de su apellido
                                     (Theotocopoulus) y la palabra griega
                                     Theotokos (Madre de Dios).

                                     El panteón ideado dejó de ser tal muy pronto,
                                     y la tela cambió de ubicación dentro de la
                                     iglesia, sufriendo distintos deterioros. En
                                     1954 fue adquirida para el Museo del Prado.
         El Greco
         Adoración de los pastores
         Planta Primera Sala 9a
Es una de las obras más importantes
Indice                                           de la producción tardía del pintor;
                                                 destinada al que iba a ser el panteón
                                                 familiar dentro de la Iglesia
                                                 Conventual de Santo Domingo el
                                                 Antiguo, en Toledo. Para tal efecto,
                                                 el artista recuperó un tema que
                                                 había tratado en diversos momentos
                                                 de su carrera, un símbolo de
                                                 resurrección y eternidad que
                                                 acompañaría los restos del pintor,
                                                 probablemente autorretratado en el
                                                 pastor del primer término. Se ha
                                                 pensado que escogió este episodio
                                                 por el significado de su apellido
                                                 (Theotocopoulus) y la palabra griega
                                                 Theotokos (Madre de Dios).

                                                 El panteón ideado dejó de ser tal
                                                 muy pronto, y la tela cambió de
                                                 ubicación dentro de la iglesia,
         Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y   sufriendo distintos deterioros. En
         El triunfo de Baco, o Los Borrachos     1954 fue adquirida para el Museo
                                                 del Prado.
         Planta Primera Sala 12
Ambrosio Spínola, general genovés
Indice                                           al mando de los tercios de Flandes,
                                                 recibe del gobernador holandés,
                                                 Justino de Nassau, las llaves de la
                                                 ciudad de Breda, rendida tras un
                                                 largo asedio. El hecho, acaecido el 5
                                                 de junio de 1625, se consideró en su
                                                 momento un episodio clave de la
                                                 larga guerra que mantuvieron los
                                                 españoles para evitar la
                                                 independencia holandesa.

                                                 La obra, con clara finalidad de
                                                 propaganda política, insiste en el
                                                 concepto de clemencia de la
                                                 monarquía hispánica. A diferencia
                                                 de otros cuadros de historia
                                                 contemporánea, Velázquez no se
                                                 recrea en la victoria, y la batalla tan
                                                 solo está presente en el fondo
                                                 humeante. El pintor centra la
         Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y   atención en el primer plano en el que
         La Rendición de Breda, o Las Lanzas     se desarrolla no tanto el final de la
                                                 guerra como el principio de la paz.
         Planta Primera Sala 16
Indice                                           Representación compleja y
                                                 altamente intelectual del mito
                                                 clásico de Aracne.
                                                 El mito aparece representado en dos
                                                 planos bajo la apariencia de un día
                                                 cotidiano en la Fábrica de Tapices
                                                 de Santa Isabel. Al fondo de la
                                                 escena el rapto de Europa aparece
                                                 hilado en el tapiz que cuelga de la
                                                 pared y, ante él Atenea, vestida con
                                                 armadura, castiga a Aracne. Las
                                                 mujeres que observan el suceso, y
                                                 que podríamos confundir con
                                                 clientas de la fábrica, serían en
                                                 realidad las jóvenes lidias testigos
                                                 del momento. En primer término, las
                                                 hilanderas representarían el
                                                 desarrollo del concurso.
                                                 Atenea, hilando en la rueda y
         Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y   Aracne devanando una madeja.

         La fábula de Aracne, o Las Hilanderas
         Planta Primera Sala 15a
Indice                                            El cuadro más famoso de Velázquez encierra una
                                                  compleja composición construida a partir de una
                                                  admirable habilidad para el uso de la perspectiva, de
                                                  la plasmación de la luz y de la representación de la
                                                  atmósfera.
                                                  Las interpretaciones sobre el tema y la plasmación del
                                                  mismo han sido múltiples. Las más numerosas
                                                  subrayan la reivindicación de la nobleza de la
                                                  pintura frente a las prácticas artesanales. Velázquez
                                                  se autorretrata pintando el propio cuadro a la
                                                  izquierda del lienzo, afirmando así la supremacía del
                                                  arte de la pintura. La infanta Margarita (1651-
                                                  1673), vestida de blanco, aparece rodeada en el centro
                                                  de la composición por sus damas de compañía, las
                                                  “meninas” María Agustina de Sarmiento e Isabel de
                                                  Velasco, dos bufones de la corte, María Bárbola y
                                                  Nicolasito Pertusato, y un perro mastín. Detrás de
                                                  ella, aparecen conversando un guardadamas, la dueña
                                                  Marcela de Ulloa, y, en la puerta, al aposentador
                                                  José Nieto.
                                                  Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria (1634-
         Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y    1696), se reflejan en el espejo del fondo, dando lugar
         La familia de Felipe IV, o Las Meninas   a un juego espacial de extraordinaria complejidad
         Planta Primera Sala 12
Indice
                                  El cuadro narra el sueño misterioso
                                  del patriarca Jacob, según relata el
                                  Génesis, quien aparece dormido,
                                  recostado sobre el brazo izquierdo.
                                  Detrás de él se encuentra un árbol y
                                  al otro lado la escala de luz por la
                                  que suben y bajan los ángeles.

                                  El asunto muestra la capacidad
                                  técnica de Ribera para construir un
                                  discurso metafórico. A través de la
                                  representación de un pastor tendido
                                  a descansar en el campo describe uno
                                  de los episodios bíblicos más
                                  conocidos. La visión en primer
                                  plano del personaje sólidamente
                                  construido y los rasgos realistas de
                                  la escena sirven para hacer verídico
                                  el sueño milagroso, que se describe
                                  en un haz de luz bajo un cielo azul
         Ribera, José de          y gris.
         El sueño de Jacob
         Planta Primera Sala 26
Conjunto pictórico que representa el origen milagroso de la fundación de Santa Maria Maggiore de Roma.
Indice         Fueron encargados para la iglesia sevillana de Santa María la Blanca, remodelada en los años posteriores a
               1660 y concebidos como programa de exaltación mariana que desarrolló la bula papal de 1661 sobre el misterio
               de la Inmaculada Concepción.
               El sueño del patricio Juan muestra la aparición de la Virgen al patricio y a su esposa mientras
               duermen, momento en el que María les encomendó que levantasen una gran iglesia bajo su advocación en el
               monte Esquilino con la planta diseñada por una milagrosa nevada.




         Murillo, Bartolomé Esteban
         Fundación de Santa María Maggiore de Roma: I. El sueño del patricio Juan
         Planta Primera Sala 28
Indice




                                  Imagen de devoción, muy difundida en la España del siglo XVII, que representa un
                                  Agnus Dei, el “Cordero de Dios” que alude al sacrificio de Cristo muriendo para
                                  salvar a la humanidad. Destaca la sencillez de la composición formada
                                  exclusivamente por la imagen del joven animal con las patas atadas y apoyado
                                  sobre un alféizar fuertemente iluminado por un único foco de luz.
         Zurbarán, Francisco de   Zurbarán realizó seis versiones de este tema, con pequeñas variantes iconográficas,
                                  lo que indica que tuvo un relativo éxito entre la clientela privada. Ésta es la
         Agnus Dei                versión de mayor calidad y corresponde a su etapa de madurez artística.
         Planta Primera Sala 18
Indice                                               El 1 de mayo de 1625 don Fadrique
                                                     de Toledo recuperó para España la
                                                     importante plaza de Bahía de Todos
                                                     los Santos en Brasil, ocupada un
                                                     año antes por los holandeses. El
                                                     cuadro, dividido en dos partes,
                                                     representa el momento posterior a la
                                                     batalla. A la derecha, el general
                                                     español muestra un tapiz a los
                                                     vencidos, en el que el rey Felipe IV
                                                     está siendo coronado con el laurel de
                                                     la victoria por el conde-duque de
                                                     Olivares y por Minerva, pisando a
                                                     la vez los cadáveres de la Herejía, la
                                                     Ira y el Engaño, en alusión a los
                                                     enemigos de la monarquía española.
                                                     A la izquierda, Maíno optó por
                                                     mostrar las consecuencias de la
                                                     guerra, a través del sufrimiento de
                                                     las víctimas representado en la
         Maíno, Fray Juan Bautista                   mujer rodeada de niños que podría
                                                     personificar la Caridad cristiana.
         Recuperación de Bahía de Todos los Santos
         Planta Primera Sala 16
Bodegón colocado en el
Indice                                          interior de una alacena en el
                                                que se pueden observar
                                                apoyados en la superficie: un
                                                grupo de dos serines, dos
                                                jilgueros y dos gorriones en
                                                una caña, tres zanahorias, dos
                                                rábanos y un gran cardo
                                                blanco cerrando la
                                                composición. Y colgados del
                                                alfeizar superior: tres limones,
                                                siete manzanas, un jilguero,
                                                un gorrión y dos perdices rojas.

                                                La composición destaca por su
                                                sobriedad, intimismo e
                                                intensidad, características que
                                                se enfatizan gracias a la luz
                                                lateral que produce grandes
                                                sombras, creando una ilusión
                                                perfecta y plenamente realista
                                                propia de las naturalezas
         Sánchez Cotán, Juan                    muertas pintadas por Cotán
         Bodegón de caza, hortalizas y frutas   que se convertirán en el
                                                prototipo del bodegón español
         Planta Primera Sala 18
Imagen de Venus desnuda, tendida sobre un diván de terciopelo verde con almohadas y colcha.
Indice    La leyenda ha querido ver en la modelo a la duquesa de Alba, aunque también ha sido identificada con Pepita
          Tudó, amante de Godoy desde 1797.
          En 1800 aparece citada por primera vez en el palacio de Manuel Godoy sin su pareja, La maja vestida (P741), como
          sobrepuerta. En 1808 aparece mencionada por segunda vez junto a La maja vestida (P741), en el inventario
          realizado por Frédéric Quilliet, agente de José Bonaparte, de los bienes de Manuel Godoy, quien quizás las encargó.
          Y en 1813 se describe a las damas como Gitanas en el inventario de incautación de bienes de Godoy por el rey
          Fernando VII.




         Goya y Lucientes, Francisco de
         La maja desnuda
         Planta Primera Sala 29
Indice
                                          Destaca el cuidado en el
                                          diseño de los trajes, a la última
                                          moda, de las joyas,
                                          posiblemente creaciones del
                                          joyero de la corte Chopinot y
                                          de las condecoraciones, como la
                                          banda de la Orden de Carlos
                                          III, de la recién creada Orden
                                          de María Luisa, el Toisón de
                                          Oro y las cruces de la
                                          Inmaculada y de San Jenaro.

                                          La armoniosa, clara y a un
                                          tiempo compleja composición,
                                          revela la maestría del artista.
                                          La sutil definición de los
                                          caracteres atestigua la
                                          capacidad del pintor para
                                          analizar al ser humano.
         Goya y Lucientes, Francisco de
         La familia de Carlos IV
         Planta Primera Sala 32
Indice
                                                                        Representación de los
                                                                        fusilamientos de patriotas de
                                                                        Madrid por el ejército de
                                                                        Napoleón, como represalia al
                                                                        levantamiento del 2 de mayo
                                                                        de 1808 contra la ocupación
                                                                        francesa.

                                                                        Los soldados franceses, de
                                                                        espaldas a la derecha de la
                                                                        composición, apuntan a los
                                                                        madrileños que han de morir.
                                                                        El dramatismo y la tensión de
                                                                        la escena quedan subrayados
                                                                        por el uso de la luz, que
                                                                        ilumina fuertemente a los
                                                                        héroes permitiendo diferenciar
                                                                        sus caracteres y actitudes en
                                                                        un detallado estudio
                                                                        psicológico de los personajes.
         Goya y Lucientes, Francisco de
         El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío
         Planta Primera Sala 39
Las pinturas murales que decoraron la casa de Goya conocida como la
Indice   “Quinta del Sordo”, se han popularizado con el título de Pinturas
         Negras por el uso que en ellas se hace de los pigmentos oscuros y
         negros y también por lo sombrío de los temas. El carácter privado e
         íntimo de esta casa, hizo que el artista se expresara en estas obras con
         gran libertad. Pintadas directamente sobre los muros, la técnica
         empleada debió de ser mixta, pues los análisis químicos revelan el
         empleo de aceites en su composición.

         Todas las pinturas fueron mandadas trasladar a lienzo por el barón
         Émile d'Erlanger, quien adquirió la Quinta en 1873. Las obras
         sufrieron enormemente con este traslado, perdiendo gran cantidad de
         capa pictórica en el proceso. Finalmente el Barón donó las pinturas al
         Estado, siendo destinadas al Museo del Prado, donde se exponen
         desde 1889.

         Saturno, en el momento de devorar a uno de sus hijos, es una de las
         imágenes más expresivas de las Pinturas Negras. Ocupaba el muro de
         enfrente al de La Leocadia (P754) en la sala de la planta baja de la
         Quinta del Sordo.


         Goya y Lucientes, Francisco de
         Saturno devorando a un hijo
         Planta Baja Sala 67
Indice
                                                                De una fase avanzada en la
                                                                producción del pintor puede ser
                                                                considerado este soberbio
                                                                exponente de su virtuosismo en la
                                                                captación de los elementos, todos
                                                                ellos tratados con un lenguaje
                                                                directo y realista. En primer
                                                                término, un limón se contrapone,
                                                                aislado, al grupo que constituyen
                                                                una rodaja de salmón fresco y
                                                                varios cacharros de cocina; estos
                                                                últimos son una vasija de cobre,
                                                                un perol del mismo metal y un
                                                                puchero de Alcorcón sobre el cual,
                                                                a modo de tapa, figura un trozo
                                                                de loza; detrás se adivina el
                                                                mango, posiblemente de un
                                                                cucharón. El plano que sustenta el
                                                                conjunto desaparece en el fondo,
                                                                subrayado su límite por una
                                                                cucharilla de largísimo asidero
         Meléndez, Luis Egidio
         Bodegón: un trozo de salmón, un limón y tres vasijas
Indice
                                                          Rosales representó el momento en
                                                          que la Reina Católica dicta su
                                                          testamento en Medina del Campo
                                                          el 12 de octubre de 1504, días
                                                          antes de morir. En una estancia
                                                          regia casi sumida en la penumbra,
                                                          bajo una cama de dosel, destaca
                                                          Isabel, con una medalla de la
                                                          Orden de Santiago colgada del
                                                          pecho. El blanco de las ropas de
                                                          cama contrasta con los colores
                                                          apagados de los presentes. La
                                                          única nota de color la crea el
                                                          manto rojo de un apesadumbrado
                                                          rey Fernando, quien tiene a su
                                                          lado a su hija Juana. En el grupo
                                                          de los asistentes se reconoce a
                                                          Cisneros vestido con el hábito
                                                          cardenalicio.

         Rosales Gallinas, Eduardo
         Doña Isabel la Católica dictando su testamento
Indice                                Tres niños desnudos, tendidos
                                      boca abajo se divierten en una
                                      playa, disfrutando de los últimos
                                      coletazos de las tranquilas olas.

                                      Sorolla conjuga en esta pintura
                                      dos temas que fueron objeto de su
                                      atención en numerosas ocasiones:
                                      los niños y la playa. Estas escenas
                                      cargadas de luz marcaron
                                      definitivamente la estética que
                                      hizo tan popular al artista. El
                                      color abordado con un exquisito
                                      análisis es otra de las
                                      características de sus pinturas de
                                      exteriores, y en este ejemplo
                                      sobresale el pelo rubio del chico en
                                      el centro de la composición, cuyo
                                      color se confunde con el de la
                                      cálida arena. La pincelada larga y
                                      jugosa, construye la pintura con
         Sorolla y Bastida, Joaquín   tintas de gran expresividad.

         Chicos en la playa
Retablo pintado para el convento de Santo Domingo en
Indice                         Fiesole, cerca de Florencia. La tabla central muestra bajo
                               el pórtico la Anunciación del Arcángel Gabriel a María
                               y, a su izquierda, la expulsión de Adán y Eva del Paraíso.
                               La condenación y salvación del hombre. En el banco o
                               predela se narran escenas de la vida de la Virgen:
                               Nacimiento de María y los Desposorios con San
                               José, Visitación de María a su prima Santa
                               Isabel, Nacimiento del Niño Jesús, la Presentación del
                               Niño en el Templo y la Dormición de la Virgen con Cristo
                               recogiendo su alma.
                               Fra Angelico, también conocido como Beato
                               Angelico, dedicó su obra exclusivamente a los temas
                               religiosos pues entendía el arte como un aspecto de la
                               devoción religiosa. Particularmente minucioso en los
                               detalles y calidades de los objetos, naturaleza y personajes
                               representados, Fra Angelico aúna en su estilo de la
                               tradición tardogótica italiana con el nuevo lenguaje
                               renacentista. Ejemplo de ello es la profundidad espacial
                               de la arquitectura que, aunque sigue las recomendaciones
                               de Brunelleschi de centrarse en un escenario cuadrado y
         Angelico, Fra         sin adornos, denota algunos fallos propios de una obra
         La Anunciación        temprana en la producción del artista.
         Planta Baja Sala 49
Esta escena muestra el último momento terrenal de
Indice                              la Virgen María quien, según los Evangelios
                                    Apócrifos fue elevada por Cristo al Reino de los
                                    Cielos en cuerpo y alma tras su muerte terrenal,
                                    momento también conocido como la “Dormición de
                                    la Virgen”.

                                    La composición de esta pintura está dominada por
                                    la búsqueda de la perspectiva, conseguida
                                    especialmente gracias a la geometría del dibujo del
                                    pavimento, al juego de escala de tamaños de las
                                    figuras y a la ventana del fondo que actúa como
                                    “punto de fuga”. También es digno de destacar la
                                    fuerte individualización de las fisonomías de los
                                    personajes, así como la maestría en la ejecución del
                                    paisaje, siendo una de las primeras
                                    representaciones topográficas reconocibles de la
                                    pintura italiana.



         Mantegna, Andrea
         El Tránsito de la Virgen
         Planta Baja Sala 49
Indice



                                                 En la pintura de Antonello, de
                                                 gran virtuosismo técnico,
                                                 convive una caligrafía
                                                 minuciosa de origen nórdico,
                                                 perceptible en el paisaje o el
                                                 cabello de Cristo, con un
                                                 tratamiento monumental de la
                                                 anatomía y una preocupación
                                                 por el volumen y la perspectiva
                                                 claramente meridionales.




         Messina, Antonello de
         Cristo muerto, sostenido por un ángel
         Planta Baja Sala 49
Indice                         Retrato de un cardenal que se ha
                               identificado con los cardenales
                               Alidosi, Bibbiena, Cybo o Trivulzio.

                               Esta obra fue pintada en Roma, momento
                               en el que Rafael culminó su capacidad para
                               pintar las personas más reales de lo que
                               son, que le reconocían sus contemporáneos.

                               La composición deriva de la Gioconda de
                               Leonardo da Vinci, pues en ambos casos el
                               modelo aparece sentado, formando un
                               triángulo con su cuerpo y su brazo.
                               Resultan especialmente sorprendentes los
                               contrastes cromáticos entre el brillante rojo
                               del capelo, la manga blanca y el rostro del
                               cardenal, gracias al uso de las luces. Esta
                               característica y la minuciosidad de la
                               pincelada otorgan un carácter
                               tridimensional al retratado, que deja
                               vislumbrar el interés por la escultura que
         Rafael                Rafael tenía en esos años.
         El Cardenal
         Planta Baja Sala 49
Indice
                                                         Retrato ecuestre del emperador Carlos V
                                                         (1500-1558) conmemorativo de la victoria
                                                         en Mühlberg de las tropas imperiales sobre
                                                         las protestantes. La aparente sencillez de la
                                                         composición esconde una compleja
                                                         simbología que muestra al Monarca en su
                                                         doble condición de caballero cristiano y
                                                         heredero de la tradición imperial romana.
                                                         Ejemplo de ello es la lanza que sostiene el
                                                         Emperador con su mano derecha y que
                                                         siendo el símbolo del poder de los césares,
                                                         también hace referencia al arma de San
                                                         Jorge y a la lanza que portaba Longinos
                                                         durante la Pasión de Cristo (soldado
                                                         romano que clavó su lanza en el costado de
                                                         Cristo y que a continuación se convirtió al
                                                         cristianismo).



         Tiziano, Vecellio di Gregorio
         El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg
         Planta Primera Sala 11
Indice                                   Celebración de los efectos del
                                         vino en la isla de los Andrios, en
                                         la que la bebida manaba de un
                                         arroyo por gracia del dios Baco.
                                         Una ninfa aparece desnuda en
                                         primer término y al fondo sobre el
                                         montículo, yace Sileno, asiduo
                                         acompañante del dios. El pasaje
                                         de la partitura situada en el
                                         centro inferior de la composición
                                         ha sido atribuido al músico
                                         flamenco, activo en la corte de
                                         Ferrara, Adriaen Willaert. Su
                                         letra, “Qui boyt et ne reboyt il ne
                                         seet que boyre soit” hace
                                         referencia a la celebración del
                                         vino por parte de hombres y
                                         dioses.


         Tiziano, Vecellio di Gregorio
         La bacanal de los andrios
         Planta Primera Sala 7a
Venus abanica a Adonis, que descansa
Indice                         sobre sus rodillas, mientras mira a Cupido
                               abrazar un perro. Esta obra fue concebida
                               como pareja de Céfalo y Procris (Museo de
                               Estrasburgo), y ambas ilustran pasajes de
                               Las Metamorfosis de Ovidio, en este caso
                               el Libro X, dedicados a amores truncados
                               por la muerte repentina y fortuita de uno
                               de los amantes.

                               La pintura muestra el último instante de
                               felicidad de los amantes antes de la muerte
                               de Adonis por los colmillos de un jabalí.
                               Veronés optó por mostrar la psicología del
                               amor, plasmada en el rostro ensombrecido
                               de Venus, conocedora de la suerte que
                               aguarda a su amado. Realizada tras una
                               posible estancia en Roma, Veronés se
                               inspiró en la escultura helenística de El
                               niño de la oca para la figura de Cupido y
                               en el Endimión de un sepulcro conservado
         Veronese, Paolo       en la Basílica romana de San Juan de
                               Letrán para Adonis.
         Venus y Adonis
         Planta Baja Sala 75
Escena del Nuevo Testamento (Juan 13, 1-20) que muestra el momento justo anterior a la Última Cena, en el que
Indice   Jesús se dispone a lavar los pies de San Pedro, como ejemplo de humildad y servicio al prójimo. El desplazamiento a
         un lateral de los actores principales, Cristo y San Pedro, responde a su emplazamiento original en el muro derecho
         del presbiterio de San Marcuola, de tal modo que la acción de Cristo lavando los pies a San Pedro era la parte de
         lienzo más próxima a la feligresía.




         Tintoretto, Jacopo Robusti
         El Lavatorio
         Planta Baja Sala 75
Indice
                           María Magdalena, de rodillas y ricamente
                           vestida a la moda del siglo XVI, reconoce
                           a Cristo resucitado en la figura de un
                           hortelano.
                           El detallismo con que la obra está pintada
                           delata el destino del encargo, la capilla de
                           la familia Ercolani en Bolonia, uno de los
                           pocos encargos privados realizados por
                           Correggio tras regresar a Parma en 1520
                           después de su estancia de formación en
                           Roma.

                           La composición es de un equilibrio
                           extraordinario, en el que se contrarrestan
                           la inestabilidad de la figura de la
                           Magdalena con la serenidad de Cristo
                           frente a un paisaje iluminado por la luz
                           del amanecer.


         Correggio
         Noli me tangere
Indice                               David, vencedor de Goliath se
                                     inclina sobre el cuerpo muerto de
                                     su enemigo dispuesto a atar la
                                     cabeza degollada a modo de
                                     trofeo.

                                     El cuadro muestra la última
                                     escena de la batalla entre filisteos
                                     e israelitas narrada en el Antiguo
                                     Testamento (Samuel 17, 51), en
                                     la que David mata al gigante
                                     Goliath con la sola ayuda de una
                                     piedra y una honda trayendo la
                                     victoria al pueblo de Israel.

                                     La autoría de esta pintura ha
                                     sido controvertida, pero hoy en
                                     día se acepta unánimemente la
                                     atribución al maestro

         Caravaggio
         David vencedor de Goliath
         Planta Primera Sala 5
Moisés es depositado por su
Indice                                 madre en una cesta que abandona
                                       en el Nilo, de donde es salvado
                                       por la hija del Faraón (Éxodo 2).
                                       Gentileschi tuvo una primera
                                       formación en Florencia para
                                       luego trasladarse a Roma donde
                                       fue amigo de
                                       Caravaggio, realizando obras
                                       próximas a su estilo que
                                       interpreta de forma personal.
                                       Posteriormente trabajó en
                                       Génova y en París, pasando
                                       después a Londres, donde acabó
                                       su vida. Este lienzo de carácter
                                       sofisticado y elegante, con
                                       suntuosas gamas cromáticas, fue
                                       pintado durante su estancia en la
                                       corte de Carlos I de Inglaterra
                                       como regalo del artista a Felipe
                                       IV de España.
         Gentileschi, Orazio Lomi de
         Moisés salvado de las aguas
         Planta Primera Sala 4
Indice                            La Virgen María aparece sobre la
                                  bola del Mundo y la media luna,
                                  pisando la serpiente del Pecado
                                  Original, coronada por la paloma
                                  del Espíritu Santo y rodeada por
                                  ángeles y por algunos de los
                                  símbolos marianos. Éstos son la
                                  vara de azucenas, la palmera, la
                                  fuente y el espejo. Esta escena
                                  muestra la manera tradicional de
                                  representar la Inmaculada
                                  Concepción de la Virgen, que fue
                                  concebida sin pecado original.

                                  La obra fue un encargo Real para
                                  la Iglesia de San Pascual de
                                  Aranjuez.

                                  El boceto para este lienzo se
                                  conserva en las Courtauld
         Tiepolo, Giambattista    Institute Galleries de Londres.
         Inmaculada Concepción
         Planta Primera Sala 23
Indice                           El gran maestro de Tournai
                                 centra la composición en la
                                 Compassio Mariae, la pasión que
                                 experimenta la Virgen ante el
                                 sufrimiento y la muerte de su
                                 Hijo.
                                 Weyden maneja con maestría las
                                 figuras representadas en un
                                 espacio limitado al fondo y en los
                                 extremos, donde los movimientos
                                 opuestos y complementarios de
                                 San Juan y la Magdalena cierran
                                 la composición. En el interior de
                                 ese espacio sobresale el juego de
                                 diagonales paralelas que diseñan
                                 los cuerpos de Cristo y de María,
                                 poniendo de manifiesto su doble
                                 pasión. Impactan los gestos, la
                                 contención con que se expresan
                                 los sentimientos y el juego de
         Weyden, Roger van der   curvas y contra curvas que une a
                                 los personajes.
         El Descendimiento
         Planta Baja Sala 58
En el tríptico abierto se incluyen tres escenas. La tabla izquierda está dedicada al Paraíso, con la creación de Eva
             y la Fuente de la Vida, mientras la derecha muestra el Infierno. La tabla central da nombre al conjunto, al
Indice       representarse en un jardín las delicias o placeres de la vida. Entre Paraíso e Infierno, estas delicias no son sino
             alusiones al Pecado, que muestran a la humanidad entregada a los diversos placeres mundanos.
             Obra de carácter moralizante, es una de las creaciones más enigmáticas, complejas y bellas de El Bosco, realizada
             en la última etapa de su vida. Adquirida en la almoneda del prior don Fernando, hijo natural del gran duque de
             Alba, Felipe II la llevó a El Escorial en 1593.




         El Bosco
         El jardín de las Delicias, o La pintura del madroño
         Planta Baja Sala 56a
Según la tradición clásica, el barquero Caronte atravesaba en su barca la laguna Estigia con las almas de aquellos
Indice    que accedían al Infierno. En el mundo cristiano medieval este tema fue sacralizado al convertirlo en una elección
          entre el Bien y el Mal. Aquí Patinir sitúa un ángel en el lado izquierdo, que señala el difícil camino hacia el
          Paraíso, pese a que el alma se encamina ya al acceso del Infierno, donde vigila la entrada el Cancerbero, o perro de
          tres cabezas.




         Patinir, Joachim
         El paso de la laguna Estigia
         Planta Baja Sala 56a
Hija de Enrique VIII y de Catalina de
Indice                                                        Aragón, María Tudor nació en 1516 y subió
                                                              al trono de Inglaterra en 1553. En 1554 casó
                                                              con Felipe II y murió en 1558. Sentada sobre
                                                              un rico sillón de terciopelo bordado, la Reina
                                                              aparece vestida con traje gris rameado y
                                                              sobretodo de terciopelo morado, rica
                                                              indumentaria propia de su elevada condición,
                                                              igual que las joyas que luce en el vestido,
                                                              tocado, puños y cinturón. Del cuello cuelga un
                                                              pinjante con una perla de lágrima. En la mano
                                                              derecha sostiene una rosa encarnada propia de
                                                              la familia Tudor y en la izquierda una pareja
                                                              de guantes, símbolo asimismo de distinción.
                                                              El retrato reúne la minuciosidad descriptiva
                                                              característica de la pintura flamenca y el
                                                              majestuoso distanciamiento propio de la
                                                              dignidad de la retratada, que Moro supo
                                                              captar magistralmente y que servirá de modelo
                                                              a futuros retratos cortesanos.

         Moro, Antonio
         María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II
         Planta Baja Sala 55
Indice
                                       La pintura reproduce un
                                       tema habitual en la
                                       literatura del medioevo
                                       como es la danza de la
                                       Muerte, que fue
                                       frecuentemente utilizado
                                       por los artistas nórdicos.
                                       Brueghel dotó a toda la
                                       obra de un tono pardo
                                       rojizo, que ayuda a dar un
                                       aspecto infernal a la
                                       escena, apropiado para el
                                       asunto representado. La
                                       profusión de escenas y el
                                       sentido moralizante
                                       utilizado por el autor, son
                                       parte de la influencia de
                                       El Bosco en su obra.

         Brueghel 'el Viejo', Pieter
         El triunfo de la Muerte
         Planta Baja Sala 56a
Indice                            A la izquierda de la
                                  composición, bajo una columna
                                  clásica, el Niño ayudado por su
                                  madre, juega con los regalos que le
                                  ofrece uno de los Magos. Desde ese
                                  punto hacia la derecha se
                                  representa el resto de las figuras
                                  que componen el cortejo de los
                                  Reyes.
                                  En un primer momento la obra
                                  tenía unas dimensiones más
                                  pequeñas que las actuales.
                                  Cuando en 1628/1629 Rubens
                                  visitó España amplió la pintura
                                  hasta sus dimensiones actuales. En
                                  una franja superior incluyó dos
                                  ángeles de influencia
                                  tizianesca, incorporando otra
                                  franja a la derecha, donde hizo
                                  constar su
         Rubens, Pedro Pablo      autoría, autorretratándose sobre un
         Adoración de los Magos   caballo.
         Planta Primera Sala 9b
Indice                           Rubens las representó junto a
                                 una fuente, bajo una guirnalda
                                 de flores y ante un fondo de
                                 paisaje. Las figuras están
                                 inspiradas en la escultura
                                 clásica, visible en la intención
                                 de reproducir la frialdad del
                                 mármol en sus carnes. El ritmo
                                 circular y la elegante
                                 ondulación son características
                                 habituales en el artista,
                                 aspectos que se unen a las
                                 formas grandilocuentes y los
                                 colores cálidos que incorpora el
                                 pintor en las obras de sus
                                 últimos años.




         Rubens, Pedro Pablo
         Las tres Gracias
         Planta Primera Sala 9
El aristócrata aparece de frente
Indice                                          y vestido de satén blanco,
                                                mientras que el pintor, de
                                                negro, está situado de perfil,
                                                más bajo, para no destacar por
                                                encima de la figura del
                                                aristócrata. El carácter
                                                excepcional de este retrato
                                                doble se justifica por la fuerte
                                                relación de afecto entre el
                                                pintor y su patrón, reforzada
                                                visualmente por la posición de
                                                sus manos sobre la roca, como
                                                símbolo de la fuerza de su
                                                amistad. Además, al retratarse
                                                junto a un noble, el artista está
                                                llamando la atención sobre su
                                                elevada condición social y
                                                dignificando indirectamente su
                                                labor de pintor como una
                                                actividad noble.
         Dyck, Anton van
         Sir Endymion Porter y Anton van Dyck
         Planta Primera Sala 10b
Indice                           Representación del
                                 Parnaso, monte mitológico
                                 consagrado a Apolo y las
                                 Musas. Es una celebración
                                 de las Artes, especialmente
                                 de la Poesía. Apolo ofrece
                                 el néctar de los dioses a un
                                 poeta, probablemente
                                 Homero, coronado de laurel
                                 por Calíope, la musa de la
                                 poesía épica. En primer
                                 plano dos amorcillos
                                 ofrecen a los poetas el agua
                                 inspiradora que mana de la
                                 Fuente Castalia,
                                 personificada por la mujer
                                 desnuda. Inspirado en el
                                 fresco de Rafael en el
                                 Vaticano, es quizás un
                                 homenaje al poeta italiano
         Poussin, Nicolas        Giovanni Battista Marino
                                 (1569 - 1625), mecenas de
         El Parnaso              Poussin.
         Planta Primera Sala 3
Indice                          De medio cuerpo, ligeramente escorzado, Durero se pintó
                                a si mismo junto a una ventana abierta a un fondo de
                                paisaje montañoso. Viste de jubón blanco con
                                guarniciones negras y camisa con puntilla dorada, pelo
                                largo, gorra de listas blancas y negras con borlal, capa
                                parda y guantes grises de cabritilla. La elección de unas
                                ropas elegantes y aristocráticas y la mirada severa
                                dirigida al espectador, con altiva serenidad, indican la
                                voluntad del pintor de hacer ostentación de su situación
                                social.

                                Destaca la riqueza de detalles, la minuciosidad del
                                tratamiento de las calidades y el brillante colorido, de
                                entonación dorada, todo ello apoyado en un dibujo de
                                impecable precisión

                                La satisfacción de su propia capacidad artística se
                                comprueba en la inscripción del alfeizar de la
                                ventana, escrita en alemán: “1498, lo pinté según mi
                                figura. Tenía yo veintiséis años Albrecht Dürer”.

         Durero, Alberto
         Autorretrato
         Planta Baja Sala 55b
Indice                                  Artemisa, se dispone a beber las
                                        cenizas de su difunto esposo Mausolo
                                        de una copa que le ofrece una
                                        sirvienta. Al fondo la figura de una
                                        enigmática anciana se adivina entre
                                        la penumbra.

                                        Es una obra alusiva a la fidelidad y al
                                        amor conyugal, con la que parece que
                                        el pintor está aludiendo a su
                                        matrimonio con Saskia van
                                        Utylenbroch celebrado el mismo año
                                        en que firma el cuadro.
                                        Realizado en el periodo de máxima
                                        actividad artística de Rembrandt, la
                                        utilización dirigida de la luz logra
                                        resaltar la figura ante el fondo negro,
                                        recurso tenebrista propio de
                                        Caravaggio (1573 1610), adquirido a
                                        través de la obra de su maestro Peter
         Rembrandt Harmensz. van Rijn   Lastman (1583 1633).
         Artemisa
         Sala A
Indice

                                                                 La escultura representa a Orestes y
                                                                 Pílades, modelos legendarios de
                                                                 amistad, ofreciendo un sacrificio por
                                                                 haber vuelto de la Táuride con la
                                                                 imagen de Artemisa (la estatuilla
                                                                 representada), acto que purificó a
                                                                 Orestes de su castigo divino. Otros
                                                                 autores identificaron las estatuas con
                                                                 los hermanos Cástor y Pólux.

                                                                 En época moderna fue añadido al
                                                                 torso izquierdo el retrato romano de
                                                                 Antínoo. Creación del clasicismo
                                                                 augusteo, el grupo escultórico es un
                                                                 soberbio reflejo del eclecticismo de
                                                                 esta época.


         Anónimo
         Ofrenda de Orestes y Pílades (Grupo de San Ildefonso)
         Planta Baja Sala 71
Indice


                                            Carlos V encarga la obra a Leone, junto con
                                            otras siete esculturas más - tres de bronce y
                                            cuatro de mármol -, en 1549. La
                                            representación iconográfica del grupo es
                                            invención propia del artista, plasmando la
                                            grandeza y dignidad del
                                            Emperador, aludiendo al conjunto de sus
                                            victorias y de su vida como pacificador. La
                                            estatua del Furor está directamente inspirada
                                            en la evocación que hace Virgilio de la estirpe
                                            de Augusto ( La Eneida I, 259). Firmado y
                                            fechado por su hijo Pompeo sobre la
                                            base, tiene una inscripción alrededor del
                                            pedestal.



         Leoni, Pompeo
         El emperador Carlos V y el Furor
         Planta Primera Sala 1
Indice
                                             Se considera la obra más importante del
                                             conjunto conocido como Tesoro del
                                             Delfín. La pieza representa una sirena,
                                             luciendo un tocado de plumas
                                             esmaltadas, con el torso y los brazos
                                             decorados con rubíes y diamantes, las
                                             extremidades inferiores esmaltadas en
                                             azul, sujetando un recipiente esculpido
                                             en ágata y apoyada en un pedestal de la
                                             misma piedra y esmaltes.

                                             Posible salero que sigue modelos datables
                                             en la primera mitad del siglo XVI y como
                                             fuente formal se han citado las obras del
                                             italiano Benvenuto Cellini (1500-1570),
                                             especialmente su célebre salero
                                             perteneciente a la colección del
                                             Kunsthistorisches Museum de Viena.
         Anónimo
         Salero de ónice con sirena de oro
         Planta Segunda Sala 101
Indice
Datos y curiosidades del Museo del Prado
Indice
         • El Prado ocupa aproximadamente 45.000 m2 y tuvo 2.652.924 visitantes en
           2007.
         • La colección está formada por aproximadamente : 7.600 pinturas, 1.000 esculturas,
           3.000 estampas y 6.400 dibujos, además de un amplio número de objetos de artes
           decorativas y documentos históricos.
         • Ningún museo o colección en el mundo alberga tantas y tan importantes obras de los
           siguientes artistas como el Museo del Prado:
            • Goya (133 pinturas, incluyendo casi todos sus cartones para tapices)
            • Tiziano (40 pinturas), junto con importantes series de Tintoretto y Veronés
            • El Greco (36)
            • Patinir (varias de sus obras maestras, de su cortísima producción)
            • Rubens (alrededor de 80 obras, algunas pintadas a dúo con otros artistas)
            • Velázquez (unas 45 pinturas, de las apenas 100 catalogadas)
            • Eduardo Rosales, con casi 200 obras, entre pinturas y dibujos.
         • En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede unas 1300 obras
         • 3100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos
           museos e instituciones oficiales, y el resto se conserva en almacenes.
Indice       Datos y curiosidades del Museo del Prado

         • En el museo se encuentra el cuadro llamado La Gloria pintada por Tiziano para Carlos
           V, que junto al retrato de la Emperatriz le acompañarían en su retiro del monasterio de
           Yuste en Cáceres, Extremadura.
         • Se guarda también el Retrato ecuestre de la reina Margarita del pintor Bartolomé
           González, mostrando dos de las joyas más famosas del Joyero de la Corona de España:
           la perla llamada Peregrina (que actualmente se cree identificar por algunos con la que
           está en poder de Elizabeth Taylor) y el diamante el Estanque, hallado en tierra de
           Madrid y tallado por Jacome Trezzo.
         • Se encuentran asimismo las pinturas con que Goya decoró su finca de Madrid llamada
           «La quinta del sordo». Adquirida la propiedad por el barón Emil d’Erlanger, ordenó su
           traslado a lienzo y, tras presentarlas en París, al no despertar el interés del Museo del
           Louvre, decidió legarlas al Prado.
         • En sus inicios, el museo abría apenas dos o tres días a la semana, y cerraba siempre que
           llovía, se supone que para evitar masificaciones y suciedad. Por otro lado, durante un
           tiempo las salas de escultura no estuvieron debidamente pavimentadas, y el polvo debía
           eliminarse regando el suelo con agua, aunque pronto se esteró y posteriormente se instaló
           tarima de madera en casi todas las salas. Por cuestiones de seguridad, la madera fue
           sustituida por mármol después de los años 30.
Indice
Indice




         Ampliación de Rafael Moneo (El cubo de Moneo)
Indice



                                     • Siguiendo el proyecto de Rafael
                                       Moneo, en 2007 se ha
                                       culminado la mayor ampliación
                                       del Museo en sus casi
                                       doscientos años de historia.
                                       Esta ampliación no ha supuesto
                                       cambios sustanciales para el
                                       Edificio Villanueva, centrándose
                                       en una ampliación hacia el
                                       claustro de los Jerónimos (el
                                       Cubo de Moneo) de forma que
                                       el museo cuente con una
                                       superficie nueva para
                                       actividades complementarias.

         Claustro de los Jerónimos
Indice




         Museo del Prado claustro de los Jerónimos (El cubo de Moneo)
Indice




         Vestíbulo ampliación Museo del Prado
Indice




         • La conexión entre ambos edificios se ha efectuado subterráneamente, aprovechando el
           desnivel entre los Jerónimos (calle Ruiz de Alarcón) y el Paseo del Prado. La
           ampliación se presentó el 27 de abril de 2007 si bien la inauguración oficial no tuvo
           lugar hasta medio año después, el 30 de octubre de 2007, con una selección de la
           colección de pintura española del siglo XIX, que había permanecido almacenada unos
           once años.
Indice
Indice




         Entrada al Museo del Prado por la parte ampliada
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice




         El convento de San Jerónimo «el Real», conocido popularmente como «Los
         Jerónimos», fue uno de los más importantes de Madrid, si bien de él ya sólo queda la
         iglesia. El claustro, fue muy deteriorado por el ejército napoleónico y actualmente ha
         quedado incorporado a la ampliación del Museo del Prado, diseñada por el arquitecto
         Rafael Moneo, lo que popularmente se conoce como «El cubo de Moneo».
Indice
Indice




         El monasterio de San Jerónimo se realizó en estilo gótico tardío con influencias renacentistas.
Indice




         Vista nocturna del convento de San Jerónimo «el Real»,
Documentación y cuadros:
http://www.museodelprado.es/
es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
Fotos:
Propias y Flickr.com

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (13)

El Museo Del Prado
El Museo Del PradoEl Museo Del Prado
El Museo Del Prado
 
Museo del pradocompleto
Museo del pradocompletoMuseo del pradocompleto
Museo del pradocompleto
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
Em Museo Del Prado
Em Museo Del PradoEm Museo Del Prado
Em Museo Del Prado
 
Em Museo Del Prado
Em Museo Del PradoEm Museo Del Prado
Em Museo Del Prado
 
Museo Del Prado(Completo)
Museo Del Prado(Completo)Museo Del Prado(Completo)
Museo Del Prado(Completo)
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
Museo Del Prado
Museo Del PradoMuseo Del Prado
Museo Del Prado
 
Museo Del Prado(Completo)
Museo Del Prado(Completo)Museo Del Prado(Completo)
Museo Del Prado(Completo)
 
Museo Del Prado
Museo Del PradoMuseo Del Prado
Museo Del Prado
 
Museo del prado
Museo del pradoMuseo del prado
Museo del prado
 
El Museo Del Prado Nuevas Salas
El Museo Del Prado Nuevas SalasEl Museo Del Prado Nuevas Salas
El Museo Del Prado Nuevas Salas
 
Museo Del Prado
Museo Del PradoMuseo Del Prado
Museo Del Prado
 

Similar a M psin animaciones

Viaje por el museo del prado
Viaje por el museo del pradoViaje por el museo del prado
Viaje por el museo del pradoshadowpac66
 
Em museo del_prado
Em museo del_pradoEm museo del_prado
Em museo del_pradoAlarcos
 
Museu do Prado
Museu do PradoMuseu do Prado
Museu do PradoBiaEsteves
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del pradompazruizor
 
Museu do Prado
Museu do Prado Museu do Prado
Museu do Prado BiaEsteves
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del pradompazruizor
 
Museo Del Prado Completo
Museo Del Prado CompletoMuseo Del Prado Completo
Museo Del Prado CompletoDouce Nieto
 
Tema 11 arte neoclasico
Tema 11 arte neoclasicoTema 11 arte neoclasico
Tema 11 arte neoclasicojuanje79
 
Renacimiento
RenacimientoRenacimiento
RenacimientoCarsilto
 
Identificacion de elementos arquitectonicos
Identificacion de elementos arquitectonicosIdentificacion de elementos arquitectonicos
Identificacion de elementos arquitectonicosnbrgimenez
 
El Arte del Renacimiento " Obras"
El Arte del Renacimiento " Obras"El Arte del Renacimiento " Obras"
El Arte del Renacimiento " Obras"francisco gonzalez
 
Tema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca Universal
Tema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca UniversalTema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca Universal
Tema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca Universalfrancisco gonzalez
 

Similar a M psin animaciones (19)

Museodelprado 2
Museodelprado 2 Museodelprado 2
Museodelprado 2
 
Museo del prado-_e
Museo del prado-_eMuseo del prado-_e
Museo del prado-_e
 
Viaje por el museo del prado
Viaje por el museo del pradoViaje por el museo del prado
Viaje por el museo del prado
 
Em museo del_prado
Em museo del_pradoEm museo del_prado
Em museo del_prado
 
Museu do Prado
Museu do PradoMuseu do Prado
Museu do Prado
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
Museu do Prado
Museu do PradoMuseu do Prado
Museu do Prado
 
Museu do Prado
Museu do Prado Museu do Prado
Museu do Prado
 
Museo del Prado
Museo del PradoMuseo del Prado
Museo del Prado
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
Museo Del Prado Completo
Museo Del Prado CompletoMuseo Del Prado Completo
Museo Del Prado Completo
 
EL ARTE DEL BARROCO
EL ARTE DEL BARROCOEL ARTE DEL BARROCO
EL ARTE DEL BARROCO
 
Tema 11.. Rococó y Neoclasicismo
Tema 11.. Rococó y NeoclasicismoTema 11.. Rococó y Neoclasicismo
Tema 11.. Rococó y Neoclasicismo
 
Tema 11 arte neoclasico
Tema 11 arte neoclasicoTema 11 arte neoclasico
Tema 11 arte neoclasico
 
Renacimiento
RenacimientoRenacimiento
Renacimiento
 
Identificacion de elementos arquitectonicos
Identificacion de elementos arquitectonicosIdentificacion de elementos arquitectonicos
Identificacion de elementos arquitectonicos
 
El Arte del Renacimiento " Obras"
El Arte del Renacimiento " Obras"El Arte del Renacimiento " Obras"
El Arte del Renacimiento " Obras"
 
Pintura Barroca Universal
Pintura Barroca UniversalPintura Barroca Universal
Pintura Barroca Universal
 
Tema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca Universal
Tema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca UniversalTema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca Universal
Tema 10. Arte Barroco. Pintura Barroca Universal
 

Último

05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdfRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxEribertoPerezRamirez
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...YobanaZevallosSantil1
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxNataliaGonzalez619348
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOweislaco
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORGonella
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfssuser50d1252
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxLudy Ventocilla Napanga
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALEDUCCUniversidadCatl
 
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesTécnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesRaquel Martín Contreras
 
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxMonitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxJUANCARLOSAPARCANARE
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docxAgustinaNuez21
 
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsxJuanpm27
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024gharce
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsConsueloSantana3
 

Último (20)

05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luzLa luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
 
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docxSecuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
Secuencia didáctica.DOÑA CLEMENTINA.2024.docx
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
 
Tema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdf
Tema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdfTema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdf
Tema 7.- E-COMMERCE SISTEMAS DE INFORMACION.pdf
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
 
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesTécnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
 
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptxMonitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
Monitoreo a los coordinadores de las IIEE JEC_28.02.2024.vf.pptx
 
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docxCIENCIAS NATURALES 4 TO  ambientes .docx
CIENCIAS NATURALES 4 TO ambientes .docx
 
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
3. Pedagogía de la Educación: Como objeto de la didáctica.ppsx
 
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
SISTEMA INMUNE FISIOLOGIA MEDICA UNSL 2024
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressions
 

M psin animaciones

  • 1. Pulsando cualquier tecla, la presentación avanza. • Pinchando en el Indice , y una vez en este, se puede seleccionar la parte de la presentación donde queremos ir.
  • 2. Indice Paseo por el Museo del Prado • Origen del Museo del Prado • Interior del Museo • Obras Maestras • Curiosidades y datos interesantes • Ampliación del Museo • Plano • Alrededores del Museo
  • 4. Indice El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, que pasaría pronto a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al público en noviembre de 1819.
  • 5. Indice Descripción del edificio de Villanueva Está formado por un cuerpo central al que flanquean unas galerías alargadas que terminan en unos pabellones cuadrados en cuyo interior se cobijan las rotondas. El cuerpo central sobresale con una construcción que tiene seis columnas de orden toscano, un entablamento, una cornisa y un ático que lo remata. En su cara posterior, termina en forma semicircular o absidial, de tal modo que su plano adopta forma basilical. Originariamente, dicha estancia abarcaba las dos plantas de altura, y a finales del XIX se dividió en dos pisos. El inferior era la sala de juntas, hasta su reciente conversión en recibidor. La planta superior es la actual sala 12, presidida por Las Meninas. Las dos galerías laterales tienen dos plantas en altura. La inferior con unos ventanales profundos y alargados que acaban en un arco de medio punto y la superior con una galería de columnas jónicas (en la actualidad hay un tercer piso retranqueado, obra posterior).
  • 11. Indice • Después de una breve descripción de cada una de las colecciones. Se presentan las 50 Obras Maestras recomendadas en la Web del Museo del Prado, todas ellas, acompañadas de una breve descripción.
  • 12. Indice PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850 Con gran diferencia, la mayor y más importante colección del mundo. Cronológicamente abarca desde murales románicos del siglo XII hasta el final del siglo XIX. Sus ricas colecciones incluyen pintura medieval, con Bartolomé Bermejo, Juan de Flandes y Berruguete, renacentista, con autores como Pedro Machuca, Juan de Juanes y Juan Correa de Vivar, manierista con el protagonismo absoluto de El Greco, y barroca con Zurbarán, Ribera, Murillo y Velázquez. Sólo las colecciones de estos cuatro autores suman 200 pinturas. Del siglo XVIII, destacan aparte de Goya los bodegones de Luis Meléndez y la variada colección de Luis Paret, considerado el mejor pintor español de estilo rococó. Desde hace muchos años se trabaja en la puesta en valor de la pintura española del siglo XIX posterior a Goya, que incluye riquísimos y muy caudalosos fondos desde el Neoclasicismo hasta Sorolla; las pinturas de este siglo suman casi 3.700 obras en total (más de la mitad de todas las pinturas del museo). Entre las últimas novedades de la colección española antigua, destacan las compras de La condesa de Chinchón de Goya, El barbero del Papa de Velázquez y la Colección Naseiro de bodegones, que ha cubierto múltiples lagunas dentro de tal temática
  • 13. Indice PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850 Románica y Gótica Renacimiento Siglo XVIII Barroca Siglo XIX Velázquez Anónimo Yáñez de la Almedina, Goya Haes, Carlos de Perro Fernando Vista del jardín de la Villa Soldado o Montero Medici de Roma Perro semihundido La canal de Santa Catalina Mancorbo en los Picos de Europa
  • 14. Indice PINTURA ITALIANA Desde el primer Renacimiento, con unos pocos ejemplos de Fra Angélico, Mantegna, Antonello da Messina y Botticelli, hasta el siglo XVIII (Tiépolo y Corrado Giaquinto). También, ocho obras de Rafael y su taller, obras maestras de Correggio, Bronzino, Andrea del Sarto, Sebastiano del Piombo, Federico Barocci, Annibale Carracci, Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Luca Giordano... y la mayor colección mundial de la escuela veneciana (Tiziano, Tintoretto, Veronés y Bassano). Tiziano, Vecellio di Gregorio Carracci, Annibale Batoni, Pompeo Venus, Adonis y Cupido Francis Basset, I barón de La bacanal de los andrios Dunstanville
  • 15. Indice PINTURA FLAMENCA Primitivos flamencos como Weyden (El descendimiento de la cruz), Dieric Bouts, Petrus Christus y Hans Memling, y la mejor colección de El Bosco. Igualmente sobresalientes son las pinturas de Patinir, El Triunfo de la Muerte de Pieter Brueghel el Viejo y varias de Quentin Metsys y Pieter Coecke. Pintura flamenca del siglo XVII: una enorme colección de Rubens, más de 25 cuadros de van Dyck, varios de Jacob Jordaens, incluyendo su Autorretrato con su familia, y la serie de Los Cuatro Sentidos de Brueghel. Es una de las mejores colecciones flamencas del mundo, sólo comparable con la del museo de Viena. Jordaens, Jacob El Bosco Teniers, David Mesa de los pecados capitales Tres músicos ambulantes El Alquimista
  • 16. Indice PINTURA HOLANDESA La pintura holandesa del XVII tiene una presencia mucho más corta, aunque incluye La reina Artemisa de Rembrandt y ejemplos de Gabriel Metsu, Adriaen van Ostade, Mathias Stomer y Philips Wouwerman. Rembrandt Artemisa Claesz., Pieter Bodegón
  • 17. Indice PINTURA FRANCESA Apenas hay ejemplos anteriores a 1600, aunque los siglos XVII y XVIII cuentan con obras magistrales de Poussin, como El Triunfo de David y El Parnaso. Claudio de Lorena cuenta con varios paisajes magistrales, y hay un par de ejemplos de Simon Vouet. El tenebrismo cuenta con ejemplos llamativos de Georges de La Tour y Valentin de Boulogne. Retratistas de los borbones españoles, como Jean Ranc y Van Loo, tienen presencia junto a maestros rococós como Watteau y Boucher. . Poussin, Nicolas El Parnaso Lorena, Claudio de La Tour, Georges de Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Ciego tocando la zanfonía Romana
  • 18. Indice PINTURA ALEMANA Reducida en número, pero de gran calidad. Cuatro de las obras maestras de Alberto Durero, entre ellas su Autorretrato de 1498 y la pareja de tablas de Adán y Eva, así como una Virgen y dos curiosas escenas de cacería de Lucas Cranach, dos alegorías muy importantes de Hans Baldung Grien y, ya del siglo XVIII, un rico grupo de retratos de Anton Raphael Mengs. Lucas Cranach Cacería en honor de Carlos V en el castillo de Torgau Hans Baldung Grien Alberto Durero Las edades y la muerte Aautorretrato
  • 19. Indice PINTURA BRITÁNICA Existe una pequeña colección de pintura inglesa, tanto de artistas nativos como de extranjeros que trabajaron de forma estable en aquel país: Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, Thomas Lawrence, David Roberts y ya de la época victoriana, Lawrence Alma-Tadema. Alma Tadema, Sir Lawrence David Roberts Escena pompeyana, o La siesta La Torre del Oro
  • 20. Indice ESCULTURA Escultura griega y romana, también del siglo XVI y posterior. Destacan las Musas que pertenecieron a Cristina de Suecia, y que tras la última ampliación se ubican en el recibidor oval, bajo la sala de Las Meninas. Anónimo Anónimo Anónimo El baile de las ménades La emperatriz Sabina El niño de la espina
  • 21. ARTES DECORATIVAS Indice El Tesoro del Delfín, valiosa colección de orfebrería y gemas talladas. Además el Museo guarda una rica colección de tapices, armaduras porcelanas, así como el caudaloso monetario que fue de Alberto Bosch
  • 22. DIBUJOS Y ESTAMPAS Indice Sobresale la colección de dibujos de Goya, la más amplia del mundo. Junto a ella, la colección de dibujos españoles del siglo XIX, con más de 3.000 obras originales, es de extraordinaria importancia. Las colecciones de dibujos extranjeros son más desiguales, aunque incluyen notables ejemplos italianos; de manera sorprendente, en fecha reciente se identificaron dos bocetos de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina.
  • 23. Indice Las 50 Obras Maestras, del Prado
  • 24. Indice La cacería de liebres muestra a un cazador a caballo -casi de frente como el Soldado-, con el tridente en la mano, lanzando tres Anónimo perros para acosar a las liebres y llevarlas hasta la red tendida por el cazador Cacería de liebres Planta Baja Sala 51c
  • 25. Indice Juan de Flandes concibe el espacio de esta Crucifixión con un punto de vista bajo, que evoca las composiciones de Mantegna y la dota de resonancias italianas, por el modo de disponer al los personajes con un dominio de líneas rectas que otorgan monumentalidad al conjunto. Para llamar la atención sobre Cristo Crucificado, situado en el centro, ante un fondo de paisaje, idea un semicírculo de figuras en torno a Él. A la originalidad del pintor flamenco al representar este tema iconográfico se suma su dominio técnico, patente en la forma de reproducir las calidades de las cosas como las piedras preciosas y el coral esparcidos por el suelo. Flandes, Juan de La Crucifixión Planta Baja Sala 57b
  • 26. Indice Tabla central del Retablo de Santo Domingo de Silos de la parroquia de Daroca, Zaragoza, que representa al santo abad benedictino vestido de obispo. El personaje aparece sentado en un trono gótico decorado con estatuas policromadas de las siete virtudes, las teologales: Fe, Esperanza y Caridad y las cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Destaca especialmente el extremo realismo del rostro de Santo Domingo y la fuerza de su mirada, características propias del arte flamenco que, en este caso, no son verídicas sino ideales, ya que fue en el siglo XI cuando el monje Domingo fundó, cerca de Burgos, el Monasterio de Silos, donde vivió. Este realismo contrasta con el abundante uso del oro que, como se había especificado en el contrato, no aparece embutido, como es habitual en Aragón. Bermejo, Bartolomé Santo Domingo de Silos entronizado como obispo Planta Baja Sala 50
  • 27. Indice La disposición del escenario y de las figuras reflejan la modernidad de Berruguete en cuanto a las nuevas tendencias compositivas. A su vez, la pintura ilustra su capacidad para la narración pictórica. La escena compone una magnífica crónica de la Castilla de tiempos de los Reyes Católicos. Los personajes vestidos a la moda del siglo XV, están dotados de una gran realidad y verismo, rozando lo anecdótico, como el personaje que duerme debajo del santo. Procede de la Sacristía de Santo Tomás de Ávila. Berruguete, Pedro Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán Planta Baja Sala 57b
  • 28. Basada en un grabado de Alberto Indice Durero, es uno de los primeros encargos de El Greco en Toledo. El artista armoniza los conceptos de dibujo y color desarrollados respectivamente en el foco romano y veneciano. En los diferentes colores de los mantos destaca la contrastada gama de su paleta, que entronca con la de Tintoretto. También se pueden apreciar ecos de la obra de Miguel Ángel en la vigorosa anatomía de Jesús. La obra fue pintada para el ático del retablo del altar mayor de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, por encargo de Diego de Castilla, deán de Toledo y albacea de doña María de Silva, enterrada en el convento. Fue adquirida en 1832 por Fernando VII El Greco al escultor Valeriano Salvatierra. La Trinidad Planta Primera Sala 10a
  • 29. Retrato de personaje desconocido, vestido con Indice traje negro de cuello y puños de encaje y luciendo colgante y espada, detalle que destaca su condición de caballero. Una de las obras maestras del Renacimiento español y una de las más divulgadas de la producción de El Greco. Pintada en los primeros años del artista en Toledo, El caballero de la mano en el pecho se distingue por la expresividad de la mirada que el personaje mantiene fija en el espectador y el naturalismo en el gesto de la mano. Existen muy diversas interpretaciones entorno a la identidad del personaje y al significado del gesto, afirmando algunos que simboliza diferentes estados, como arrepentimiento o un juramento. Aunque existan dudas razonables, se ha llegado a El Greco identificar al caballero con Juan de Silva y Ribera, III marqués de Montemayor, alcalde El caballero de la mano en el pecho del Alcázar de Toledo. Planta Primera Sala 10a
  • 30. Indice Es una de las obras más importantes de la producción tardía del pintor; destinada al que iba a ser el panteón familiar dentro de la Iglesia Conventual de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo. Para tal efecto, el artista recuperó un tema que había tratado en diversos momentos de su carrera, un símbolo de resurrección y eternidad que acompañaría los restos del pintor, probablemente autorretratado en el pastor del primer término. Se ha pensado que escogió este episodio por el significado de su apellido (Theotocopoulus) y la palabra griega Theotokos (Madre de Dios). El panteón ideado dejó de ser tal muy pronto, y la tela cambió de ubicación dentro de la iglesia, sufriendo distintos deterioros. En 1954 fue adquirida para el Museo del Prado. El Greco Adoración de los pastores Planta Primera Sala 9a
  • 31. Es una de las obras más importantes Indice de la producción tardía del pintor; destinada al que iba a ser el panteón familiar dentro de la Iglesia Conventual de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo. Para tal efecto, el artista recuperó un tema que había tratado en diversos momentos de su carrera, un símbolo de resurrección y eternidad que acompañaría los restos del pintor, probablemente autorretratado en el pastor del primer término. Se ha pensado que escogió este episodio por el significado de su apellido (Theotocopoulus) y la palabra griega Theotokos (Madre de Dios). El panteón ideado dejó de ser tal muy pronto, y la tela cambió de ubicación dentro de la iglesia, Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y sufriendo distintos deterioros. En El triunfo de Baco, o Los Borrachos 1954 fue adquirida para el Museo del Prado. Planta Primera Sala 12
  • 32. Ambrosio Spínola, general genovés Indice al mando de los tercios de Flandes, recibe del gobernador holandés, Justino de Nassau, las llaves de la ciudad de Breda, rendida tras un largo asedio. El hecho, acaecido el 5 de junio de 1625, se consideró en su momento un episodio clave de la larga guerra que mantuvieron los españoles para evitar la independencia holandesa. La obra, con clara finalidad de propaganda política, insiste en el concepto de clemencia de la monarquía hispánica. A diferencia de otros cuadros de historia contemporánea, Velázquez no se recrea en la victoria, y la batalla tan solo está presente en el fondo humeante. El pintor centra la Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y atención en el primer plano en el que La Rendición de Breda, o Las Lanzas se desarrolla no tanto el final de la guerra como el principio de la paz. Planta Primera Sala 16
  • 33. Indice Representación compleja y altamente intelectual del mito clásico de Aracne. El mito aparece representado en dos planos bajo la apariencia de un día cotidiano en la Fábrica de Tapices de Santa Isabel. Al fondo de la escena el rapto de Europa aparece hilado en el tapiz que cuelga de la pared y, ante él Atenea, vestida con armadura, castiga a Aracne. Las mujeres que observan el suceso, y que podríamos confundir con clientas de la fábrica, serían en realidad las jóvenes lidias testigos del momento. En primer término, las hilanderas representarían el desarrollo del concurso. Atenea, hilando en la rueda y Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y Aracne devanando una madeja. La fábula de Aracne, o Las Hilanderas Planta Primera Sala 15a
  • 34. Indice El cuadro más famoso de Velázquez encierra una compleja composición construida a partir de una admirable habilidad para el uso de la perspectiva, de la plasmación de la luz y de la representación de la atmósfera. Las interpretaciones sobre el tema y la plasmación del mismo han sido múltiples. Las más numerosas subrayan la reivindicación de la nobleza de la pintura frente a las prácticas artesanales. Velázquez se autorretrata pintando el propio cuadro a la izquierda del lienzo, afirmando así la supremacía del arte de la pintura. La infanta Margarita (1651- 1673), vestida de blanco, aparece rodeada en el centro de la composición por sus damas de compañía, las “meninas” María Agustina de Sarmiento e Isabel de Velasco, dos bufones de la corte, María Bárbola y Nicolasito Pertusato, y un perro mastín. Detrás de ella, aparecen conversando un guardadamas, la dueña Marcela de Ulloa, y, en la puerta, al aposentador José Nieto. Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria (1634- Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y 1696), se reflejan en el espejo del fondo, dando lugar La familia de Felipe IV, o Las Meninas a un juego espacial de extraordinaria complejidad Planta Primera Sala 12
  • 35. Indice El cuadro narra el sueño misterioso del patriarca Jacob, según relata el Génesis, quien aparece dormido, recostado sobre el brazo izquierdo. Detrás de él se encuentra un árbol y al otro lado la escala de luz por la que suben y bajan los ángeles. El asunto muestra la capacidad técnica de Ribera para construir un discurso metafórico. A través de la representación de un pastor tendido a descansar en el campo describe uno de los episodios bíblicos más conocidos. La visión en primer plano del personaje sólidamente construido y los rasgos realistas de la escena sirven para hacer verídico el sueño milagroso, que se describe en un haz de luz bajo un cielo azul Ribera, José de y gris. El sueño de Jacob Planta Primera Sala 26
  • 36. Conjunto pictórico que representa el origen milagroso de la fundación de Santa Maria Maggiore de Roma. Indice Fueron encargados para la iglesia sevillana de Santa María la Blanca, remodelada en los años posteriores a 1660 y concebidos como programa de exaltación mariana que desarrolló la bula papal de 1661 sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. El sueño del patricio Juan muestra la aparición de la Virgen al patricio y a su esposa mientras duermen, momento en el que María les encomendó que levantasen una gran iglesia bajo su advocación en el monte Esquilino con la planta diseñada por una milagrosa nevada. Murillo, Bartolomé Esteban Fundación de Santa María Maggiore de Roma: I. El sueño del patricio Juan Planta Primera Sala 28
  • 37. Indice Imagen de devoción, muy difundida en la España del siglo XVII, que representa un Agnus Dei, el “Cordero de Dios” que alude al sacrificio de Cristo muriendo para salvar a la humanidad. Destaca la sencillez de la composición formada exclusivamente por la imagen del joven animal con las patas atadas y apoyado sobre un alféizar fuertemente iluminado por un único foco de luz. Zurbarán, Francisco de Zurbarán realizó seis versiones de este tema, con pequeñas variantes iconográficas, lo que indica que tuvo un relativo éxito entre la clientela privada. Ésta es la Agnus Dei versión de mayor calidad y corresponde a su etapa de madurez artística. Planta Primera Sala 18
  • 38. Indice El 1 de mayo de 1625 don Fadrique de Toledo recuperó para España la importante plaza de Bahía de Todos los Santos en Brasil, ocupada un año antes por los holandeses. El cuadro, dividido en dos partes, representa el momento posterior a la batalla. A la derecha, el general español muestra un tapiz a los vencidos, en el que el rey Felipe IV está siendo coronado con el laurel de la victoria por el conde-duque de Olivares y por Minerva, pisando a la vez los cadáveres de la Herejía, la Ira y el Engaño, en alusión a los enemigos de la monarquía española. A la izquierda, Maíno optó por mostrar las consecuencias de la guerra, a través del sufrimiento de las víctimas representado en la Maíno, Fray Juan Bautista mujer rodeada de niños que podría personificar la Caridad cristiana. Recuperación de Bahía de Todos los Santos Planta Primera Sala 16
  • 39. Bodegón colocado en el Indice interior de una alacena en el que se pueden observar apoyados en la superficie: un grupo de dos serines, dos jilgueros y dos gorriones en una caña, tres zanahorias, dos rábanos y un gran cardo blanco cerrando la composición. Y colgados del alfeizar superior: tres limones, siete manzanas, un jilguero, un gorrión y dos perdices rojas. La composición destaca por su sobriedad, intimismo e intensidad, características que se enfatizan gracias a la luz lateral que produce grandes sombras, creando una ilusión perfecta y plenamente realista propia de las naturalezas Sánchez Cotán, Juan muertas pintadas por Cotán Bodegón de caza, hortalizas y frutas que se convertirán en el prototipo del bodegón español Planta Primera Sala 18
  • 40. Imagen de Venus desnuda, tendida sobre un diván de terciopelo verde con almohadas y colcha. Indice La leyenda ha querido ver en la modelo a la duquesa de Alba, aunque también ha sido identificada con Pepita Tudó, amante de Godoy desde 1797. En 1800 aparece citada por primera vez en el palacio de Manuel Godoy sin su pareja, La maja vestida (P741), como sobrepuerta. En 1808 aparece mencionada por segunda vez junto a La maja vestida (P741), en el inventario realizado por Frédéric Quilliet, agente de José Bonaparte, de los bienes de Manuel Godoy, quien quizás las encargó. Y en 1813 se describe a las damas como Gitanas en el inventario de incautación de bienes de Godoy por el rey Fernando VII. Goya y Lucientes, Francisco de La maja desnuda Planta Primera Sala 29
  • 41. Indice Destaca el cuidado en el diseño de los trajes, a la última moda, de las joyas, posiblemente creaciones del joyero de la corte Chopinot y de las condecoraciones, como la banda de la Orden de Carlos III, de la recién creada Orden de María Luisa, el Toisón de Oro y las cruces de la Inmaculada y de San Jenaro. La armoniosa, clara y a un tiempo compleja composición, revela la maestría del artista. La sutil definición de los caracteres atestigua la capacidad del pintor para analizar al ser humano. Goya y Lucientes, Francisco de La familia de Carlos IV Planta Primera Sala 32
  • 42. Indice Representación de los fusilamientos de patriotas de Madrid por el ejército de Napoleón, como represalia al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la ocupación francesa. Los soldados franceses, de espaldas a la derecha de la composición, apuntan a los madrileños que han de morir. El dramatismo y la tensión de la escena quedan subrayados por el uso de la luz, que ilumina fuertemente a los héroes permitiendo diferenciar sus caracteres y actitudes en un detallado estudio psicológico de los personajes. Goya y Lucientes, Francisco de El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío Planta Primera Sala 39
  • 43. Las pinturas murales que decoraron la casa de Goya conocida como la Indice “Quinta del Sordo”, se han popularizado con el título de Pinturas Negras por el uso que en ellas se hace de los pigmentos oscuros y negros y también por lo sombrío de los temas. El carácter privado e íntimo de esta casa, hizo que el artista se expresara en estas obras con gran libertad. Pintadas directamente sobre los muros, la técnica empleada debió de ser mixta, pues los análisis químicos revelan el empleo de aceites en su composición. Todas las pinturas fueron mandadas trasladar a lienzo por el barón Émile d'Erlanger, quien adquirió la Quinta en 1873. Las obras sufrieron enormemente con este traslado, perdiendo gran cantidad de capa pictórica en el proceso. Finalmente el Barón donó las pinturas al Estado, siendo destinadas al Museo del Prado, donde se exponen desde 1889. Saturno, en el momento de devorar a uno de sus hijos, es una de las imágenes más expresivas de las Pinturas Negras. Ocupaba el muro de enfrente al de La Leocadia (P754) en la sala de la planta baja de la Quinta del Sordo. Goya y Lucientes, Francisco de Saturno devorando a un hijo Planta Baja Sala 67
  • 44. Indice De una fase avanzada en la producción del pintor puede ser considerado este soberbio exponente de su virtuosismo en la captación de los elementos, todos ellos tratados con un lenguaje directo y realista. En primer término, un limón se contrapone, aislado, al grupo que constituyen una rodaja de salmón fresco y varios cacharros de cocina; estos últimos son una vasija de cobre, un perol del mismo metal y un puchero de Alcorcón sobre el cual, a modo de tapa, figura un trozo de loza; detrás se adivina el mango, posiblemente de un cucharón. El plano que sustenta el conjunto desaparece en el fondo, subrayado su límite por una cucharilla de largísimo asidero Meléndez, Luis Egidio Bodegón: un trozo de salmón, un limón y tres vasijas
  • 45. Indice Rosales representó el momento en que la Reina Católica dicta su testamento en Medina del Campo el 12 de octubre de 1504, días antes de morir. En una estancia regia casi sumida en la penumbra, bajo una cama de dosel, destaca Isabel, con una medalla de la Orden de Santiago colgada del pecho. El blanco de las ropas de cama contrasta con los colores apagados de los presentes. La única nota de color la crea el manto rojo de un apesadumbrado rey Fernando, quien tiene a su lado a su hija Juana. En el grupo de los asistentes se reconoce a Cisneros vestido con el hábito cardenalicio. Rosales Gallinas, Eduardo Doña Isabel la Católica dictando su testamento
  • 46. Indice Tres niños desnudos, tendidos boca abajo se divierten en una playa, disfrutando de los últimos coletazos de las tranquilas olas. Sorolla conjuga en esta pintura dos temas que fueron objeto de su atención en numerosas ocasiones: los niños y la playa. Estas escenas cargadas de luz marcaron definitivamente la estética que hizo tan popular al artista. El color abordado con un exquisito análisis es otra de las características de sus pinturas de exteriores, y en este ejemplo sobresale el pelo rubio del chico en el centro de la composición, cuyo color se confunde con el de la cálida arena. La pincelada larga y jugosa, construye la pintura con Sorolla y Bastida, Joaquín tintas de gran expresividad. Chicos en la playa
  • 47. Retablo pintado para el convento de Santo Domingo en Indice Fiesole, cerca de Florencia. La tabla central muestra bajo el pórtico la Anunciación del Arcángel Gabriel a María y, a su izquierda, la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. La condenación y salvación del hombre. En el banco o predela se narran escenas de la vida de la Virgen: Nacimiento de María y los Desposorios con San José, Visitación de María a su prima Santa Isabel, Nacimiento del Niño Jesús, la Presentación del Niño en el Templo y la Dormición de la Virgen con Cristo recogiendo su alma. Fra Angelico, también conocido como Beato Angelico, dedicó su obra exclusivamente a los temas religiosos pues entendía el arte como un aspecto de la devoción religiosa. Particularmente minucioso en los detalles y calidades de los objetos, naturaleza y personajes representados, Fra Angelico aúna en su estilo de la tradición tardogótica italiana con el nuevo lenguaje renacentista. Ejemplo de ello es la profundidad espacial de la arquitectura que, aunque sigue las recomendaciones de Brunelleschi de centrarse en un escenario cuadrado y Angelico, Fra sin adornos, denota algunos fallos propios de una obra La Anunciación temprana en la producción del artista. Planta Baja Sala 49
  • 48. Esta escena muestra el último momento terrenal de Indice la Virgen María quien, según los Evangelios Apócrifos fue elevada por Cristo al Reino de los Cielos en cuerpo y alma tras su muerte terrenal, momento también conocido como la “Dormición de la Virgen”. La composición de esta pintura está dominada por la búsqueda de la perspectiva, conseguida especialmente gracias a la geometría del dibujo del pavimento, al juego de escala de tamaños de las figuras y a la ventana del fondo que actúa como “punto de fuga”. También es digno de destacar la fuerte individualización de las fisonomías de los personajes, así como la maestría en la ejecución del paisaje, siendo una de las primeras representaciones topográficas reconocibles de la pintura italiana. Mantegna, Andrea El Tránsito de la Virgen Planta Baja Sala 49
  • 49. Indice En la pintura de Antonello, de gran virtuosismo técnico, convive una caligrafía minuciosa de origen nórdico, perceptible en el paisaje o el cabello de Cristo, con un tratamiento monumental de la anatomía y una preocupación por el volumen y la perspectiva claramente meridionales. Messina, Antonello de Cristo muerto, sostenido por un ángel Planta Baja Sala 49
  • 50. Indice Retrato de un cardenal que se ha identificado con los cardenales Alidosi, Bibbiena, Cybo o Trivulzio. Esta obra fue pintada en Roma, momento en el que Rafael culminó su capacidad para pintar las personas más reales de lo que son, que le reconocían sus contemporáneos. La composición deriva de la Gioconda de Leonardo da Vinci, pues en ambos casos el modelo aparece sentado, formando un triángulo con su cuerpo y su brazo. Resultan especialmente sorprendentes los contrastes cromáticos entre el brillante rojo del capelo, la manga blanca y el rostro del cardenal, gracias al uso de las luces. Esta característica y la minuciosidad de la pincelada otorgan un carácter tridimensional al retratado, que deja vislumbrar el interés por la escultura que Rafael Rafael tenía en esos años. El Cardenal Planta Baja Sala 49
  • 51. Indice Retrato ecuestre del emperador Carlos V (1500-1558) conmemorativo de la victoria en Mühlberg de las tropas imperiales sobre las protestantes. La aparente sencillez de la composición esconde una compleja simbología que muestra al Monarca en su doble condición de caballero cristiano y heredero de la tradición imperial romana. Ejemplo de ello es la lanza que sostiene el Emperador con su mano derecha y que siendo el símbolo del poder de los césares, también hace referencia al arma de San Jorge y a la lanza que portaba Longinos durante la Pasión de Cristo (soldado romano que clavó su lanza en el costado de Cristo y que a continuación se convirtió al cristianismo). Tiziano, Vecellio di Gregorio El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg Planta Primera Sala 11
  • 52. Indice Celebración de los efectos del vino en la isla de los Andrios, en la que la bebida manaba de un arroyo por gracia del dios Baco. Una ninfa aparece desnuda en primer término y al fondo sobre el montículo, yace Sileno, asiduo acompañante del dios. El pasaje de la partitura situada en el centro inferior de la composición ha sido atribuido al músico flamenco, activo en la corte de Ferrara, Adriaen Willaert. Su letra, “Qui boyt et ne reboyt il ne seet que boyre soit” hace referencia a la celebración del vino por parte de hombres y dioses. Tiziano, Vecellio di Gregorio La bacanal de los andrios Planta Primera Sala 7a
  • 53. Venus abanica a Adonis, que descansa Indice sobre sus rodillas, mientras mira a Cupido abrazar un perro. Esta obra fue concebida como pareja de Céfalo y Procris (Museo de Estrasburgo), y ambas ilustran pasajes de Las Metamorfosis de Ovidio, en este caso el Libro X, dedicados a amores truncados por la muerte repentina y fortuita de uno de los amantes. La pintura muestra el último instante de felicidad de los amantes antes de la muerte de Adonis por los colmillos de un jabalí. Veronés optó por mostrar la psicología del amor, plasmada en el rostro ensombrecido de Venus, conocedora de la suerte que aguarda a su amado. Realizada tras una posible estancia en Roma, Veronés se inspiró en la escultura helenística de El niño de la oca para la figura de Cupido y en el Endimión de un sepulcro conservado Veronese, Paolo en la Basílica romana de San Juan de Letrán para Adonis. Venus y Adonis Planta Baja Sala 75
  • 54. Escena del Nuevo Testamento (Juan 13, 1-20) que muestra el momento justo anterior a la Última Cena, en el que Indice Jesús se dispone a lavar los pies de San Pedro, como ejemplo de humildad y servicio al prójimo. El desplazamiento a un lateral de los actores principales, Cristo y San Pedro, responde a su emplazamiento original en el muro derecho del presbiterio de San Marcuola, de tal modo que la acción de Cristo lavando los pies a San Pedro era la parte de lienzo más próxima a la feligresía. Tintoretto, Jacopo Robusti El Lavatorio Planta Baja Sala 75
  • 55. Indice María Magdalena, de rodillas y ricamente vestida a la moda del siglo XVI, reconoce a Cristo resucitado en la figura de un hortelano. El detallismo con que la obra está pintada delata el destino del encargo, la capilla de la familia Ercolani en Bolonia, uno de los pocos encargos privados realizados por Correggio tras regresar a Parma en 1520 después de su estancia de formación en Roma. La composición es de un equilibrio extraordinario, en el que se contrarrestan la inestabilidad de la figura de la Magdalena con la serenidad de Cristo frente a un paisaje iluminado por la luz del amanecer. Correggio Noli me tangere
  • 56. Indice David, vencedor de Goliath se inclina sobre el cuerpo muerto de su enemigo dispuesto a atar la cabeza degollada a modo de trofeo. El cuadro muestra la última escena de la batalla entre filisteos e israelitas narrada en el Antiguo Testamento (Samuel 17, 51), en la que David mata al gigante Goliath con la sola ayuda de una piedra y una honda trayendo la victoria al pueblo de Israel. La autoría de esta pintura ha sido controvertida, pero hoy en día se acepta unánimemente la atribución al maestro Caravaggio David vencedor de Goliath Planta Primera Sala 5
  • 57. Moisés es depositado por su Indice madre en una cesta que abandona en el Nilo, de donde es salvado por la hija del Faraón (Éxodo 2). Gentileschi tuvo una primera formación en Florencia para luego trasladarse a Roma donde fue amigo de Caravaggio, realizando obras próximas a su estilo que interpreta de forma personal. Posteriormente trabajó en Génova y en París, pasando después a Londres, donde acabó su vida. Este lienzo de carácter sofisticado y elegante, con suntuosas gamas cromáticas, fue pintado durante su estancia en la corte de Carlos I de Inglaterra como regalo del artista a Felipe IV de España. Gentileschi, Orazio Lomi de Moisés salvado de las aguas Planta Primera Sala 4
  • 58. Indice La Virgen María aparece sobre la bola del Mundo y la media luna, pisando la serpiente del Pecado Original, coronada por la paloma del Espíritu Santo y rodeada por ángeles y por algunos de los símbolos marianos. Éstos son la vara de azucenas, la palmera, la fuente y el espejo. Esta escena muestra la manera tradicional de representar la Inmaculada Concepción de la Virgen, que fue concebida sin pecado original. La obra fue un encargo Real para la Iglesia de San Pascual de Aranjuez. El boceto para este lienzo se conserva en las Courtauld Tiepolo, Giambattista Institute Galleries de Londres. Inmaculada Concepción Planta Primera Sala 23
  • 59. Indice El gran maestro de Tournai centra la composición en la Compassio Mariae, la pasión que experimenta la Virgen ante el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Weyden maneja con maestría las figuras representadas en un espacio limitado al fondo y en los extremos, donde los movimientos opuestos y complementarios de San Juan y la Magdalena cierran la composición. En el interior de ese espacio sobresale el juego de diagonales paralelas que diseñan los cuerpos de Cristo y de María, poniendo de manifiesto su doble pasión. Impactan los gestos, la contención con que se expresan los sentimientos y el juego de Weyden, Roger van der curvas y contra curvas que une a los personajes. El Descendimiento Planta Baja Sala 58
  • 60. En el tríptico abierto se incluyen tres escenas. La tabla izquierda está dedicada al Paraíso, con la creación de Eva y la Fuente de la Vida, mientras la derecha muestra el Infierno. La tabla central da nombre al conjunto, al Indice representarse en un jardín las delicias o placeres de la vida. Entre Paraíso e Infierno, estas delicias no son sino alusiones al Pecado, que muestran a la humanidad entregada a los diversos placeres mundanos. Obra de carácter moralizante, es una de las creaciones más enigmáticas, complejas y bellas de El Bosco, realizada en la última etapa de su vida. Adquirida en la almoneda del prior don Fernando, hijo natural del gran duque de Alba, Felipe II la llevó a El Escorial en 1593. El Bosco El jardín de las Delicias, o La pintura del madroño Planta Baja Sala 56a
  • 61. Según la tradición clásica, el barquero Caronte atravesaba en su barca la laguna Estigia con las almas de aquellos Indice que accedían al Infierno. En el mundo cristiano medieval este tema fue sacralizado al convertirlo en una elección entre el Bien y el Mal. Aquí Patinir sitúa un ángel en el lado izquierdo, que señala el difícil camino hacia el Paraíso, pese a que el alma se encamina ya al acceso del Infierno, donde vigila la entrada el Cancerbero, o perro de tres cabezas. Patinir, Joachim El paso de la laguna Estigia Planta Baja Sala 56a
  • 62. Hija de Enrique VIII y de Catalina de Indice Aragón, María Tudor nació en 1516 y subió al trono de Inglaterra en 1553. En 1554 casó con Felipe II y murió en 1558. Sentada sobre un rico sillón de terciopelo bordado, la Reina aparece vestida con traje gris rameado y sobretodo de terciopelo morado, rica indumentaria propia de su elevada condición, igual que las joyas que luce en el vestido, tocado, puños y cinturón. Del cuello cuelga un pinjante con una perla de lágrima. En la mano derecha sostiene una rosa encarnada propia de la familia Tudor y en la izquierda una pareja de guantes, símbolo asimismo de distinción. El retrato reúne la minuciosidad descriptiva característica de la pintura flamenca y el majestuoso distanciamiento propio de la dignidad de la retratada, que Moro supo captar magistralmente y que servirá de modelo a futuros retratos cortesanos. Moro, Antonio María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II Planta Baja Sala 55
  • 63. Indice La pintura reproduce un tema habitual en la literatura del medioevo como es la danza de la Muerte, que fue frecuentemente utilizado por los artistas nórdicos. Brueghel dotó a toda la obra de un tono pardo rojizo, que ayuda a dar un aspecto infernal a la escena, apropiado para el asunto representado. La profusión de escenas y el sentido moralizante utilizado por el autor, son parte de la influencia de El Bosco en su obra. Brueghel 'el Viejo', Pieter El triunfo de la Muerte Planta Baja Sala 56a
  • 64. Indice A la izquierda de la composición, bajo una columna clásica, el Niño ayudado por su madre, juega con los regalos que le ofrece uno de los Magos. Desde ese punto hacia la derecha se representa el resto de las figuras que componen el cortejo de los Reyes. En un primer momento la obra tenía unas dimensiones más pequeñas que las actuales. Cuando en 1628/1629 Rubens visitó España amplió la pintura hasta sus dimensiones actuales. En una franja superior incluyó dos ángeles de influencia tizianesca, incorporando otra franja a la derecha, donde hizo constar su Rubens, Pedro Pablo autoría, autorretratándose sobre un Adoración de los Magos caballo. Planta Primera Sala 9b
  • 65. Indice Rubens las representó junto a una fuente, bajo una guirnalda de flores y ante un fondo de paisaje. Las figuras están inspiradas en la escultura clásica, visible en la intención de reproducir la frialdad del mármol en sus carnes. El ritmo circular y la elegante ondulación son características habituales en el artista, aspectos que se unen a las formas grandilocuentes y los colores cálidos que incorpora el pintor en las obras de sus últimos años. Rubens, Pedro Pablo Las tres Gracias Planta Primera Sala 9
  • 66. El aristócrata aparece de frente Indice y vestido de satén blanco, mientras que el pintor, de negro, está situado de perfil, más bajo, para no destacar por encima de la figura del aristócrata. El carácter excepcional de este retrato doble se justifica por la fuerte relación de afecto entre el pintor y su patrón, reforzada visualmente por la posición de sus manos sobre la roca, como símbolo de la fuerza de su amistad. Además, al retratarse junto a un noble, el artista está llamando la atención sobre su elevada condición social y dignificando indirectamente su labor de pintor como una actividad noble. Dyck, Anton van Sir Endymion Porter y Anton van Dyck Planta Primera Sala 10b
  • 67. Indice Representación del Parnaso, monte mitológico consagrado a Apolo y las Musas. Es una celebración de las Artes, especialmente de la Poesía. Apolo ofrece el néctar de los dioses a un poeta, probablemente Homero, coronado de laurel por Calíope, la musa de la poesía épica. En primer plano dos amorcillos ofrecen a los poetas el agua inspiradora que mana de la Fuente Castalia, personificada por la mujer desnuda. Inspirado en el fresco de Rafael en el Vaticano, es quizás un homenaje al poeta italiano Poussin, Nicolas Giovanni Battista Marino (1569 - 1625), mecenas de El Parnaso Poussin. Planta Primera Sala 3
  • 68. Indice De medio cuerpo, ligeramente escorzado, Durero se pintó a si mismo junto a una ventana abierta a un fondo de paisaje montañoso. Viste de jubón blanco con guarniciones negras y camisa con puntilla dorada, pelo largo, gorra de listas blancas y negras con borlal, capa parda y guantes grises de cabritilla. La elección de unas ropas elegantes y aristocráticas y la mirada severa dirigida al espectador, con altiva serenidad, indican la voluntad del pintor de hacer ostentación de su situación social. Destaca la riqueza de detalles, la minuciosidad del tratamiento de las calidades y el brillante colorido, de entonación dorada, todo ello apoyado en un dibujo de impecable precisión La satisfacción de su propia capacidad artística se comprueba en la inscripción del alfeizar de la ventana, escrita en alemán: “1498, lo pinté según mi figura. Tenía yo veintiséis años Albrecht Dürer”. Durero, Alberto Autorretrato Planta Baja Sala 55b
  • 69. Indice Artemisa, se dispone a beber las cenizas de su difunto esposo Mausolo de una copa que le ofrece una sirvienta. Al fondo la figura de una enigmática anciana se adivina entre la penumbra. Es una obra alusiva a la fidelidad y al amor conyugal, con la que parece que el pintor está aludiendo a su matrimonio con Saskia van Utylenbroch celebrado el mismo año en que firma el cuadro. Realizado en el periodo de máxima actividad artística de Rembrandt, la utilización dirigida de la luz logra resaltar la figura ante el fondo negro, recurso tenebrista propio de Caravaggio (1573 1610), adquirido a través de la obra de su maestro Peter Rembrandt Harmensz. van Rijn Lastman (1583 1633). Artemisa Sala A
  • 70. Indice La escultura representa a Orestes y Pílades, modelos legendarios de amistad, ofreciendo un sacrificio por haber vuelto de la Táuride con la imagen de Artemisa (la estatuilla representada), acto que purificó a Orestes de su castigo divino. Otros autores identificaron las estatuas con los hermanos Cástor y Pólux. En época moderna fue añadido al torso izquierdo el retrato romano de Antínoo. Creación del clasicismo augusteo, el grupo escultórico es un soberbio reflejo del eclecticismo de esta época. Anónimo Ofrenda de Orestes y Pílades (Grupo de San Ildefonso) Planta Baja Sala 71
  • 71. Indice Carlos V encarga la obra a Leone, junto con otras siete esculturas más - tres de bronce y cuatro de mármol -, en 1549. La representación iconográfica del grupo es invención propia del artista, plasmando la grandeza y dignidad del Emperador, aludiendo al conjunto de sus victorias y de su vida como pacificador. La estatua del Furor está directamente inspirada en la evocación que hace Virgilio de la estirpe de Augusto ( La Eneida I, 259). Firmado y fechado por su hijo Pompeo sobre la base, tiene una inscripción alrededor del pedestal. Leoni, Pompeo El emperador Carlos V y el Furor Planta Primera Sala 1
  • 72. Indice Se considera la obra más importante del conjunto conocido como Tesoro del Delfín. La pieza representa una sirena, luciendo un tocado de plumas esmaltadas, con el torso y los brazos decorados con rubíes y diamantes, las extremidades inferiores esmaltadas en azul, sujetando un recipiente esculpido en ágata y apoyada en un pedestal de la misma piedra y esmaltes. Posible salero que sigue modelos datables en la primera mitad del siglo XVI y como fuente formal se han citado las obras del italiano Benvenuto Cellini (1500-1570), especialmente su célebre salero perteneciente a la colección del Kunsthistorisches Museum de Viena. Anónimo Salero de ónice con sirena de oro Planta Segunda Sala 101
  • 74. Datos y curiosidades del Museo del Prado Indice • El Prado ocupa aproximadamente 45.000 m2 y tuvo 2.652.924 visitantes en 2007. • La colección está formada por aproximadamente : 7.600 pinturas, 1.000 esculturas, 3.000 estampas y 6.400 dibujos, además de un amplio número de objetos de artes decorativas y documentos históricos. • Ningún museo o colección en el mundo alberga tantas y tan importantes obras de los siguientes artistas como el Museo del Prado: • Goya (133 pinturas, incluyendo casi todos sus cartones para tapices) • Tiziano (40 pinturas), junto con importantes series de Tintoretto y Veronés • El Greco (36) • Patinir (varias de sus obras maestras, de su cortísima producción) • Rubens (alrededor de 80 obras, algunas pintadas a dúo con otros artistas) • Velázquez (unas 45 pinturas, de las apenas 100 catalogadas) • Eduardo Rosales, con casi 200 obras, entre pinturas y dibujos. • En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede unas 1300 obras • 3100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos museos e instituciones oficiales, y el resto se conserva en almacenes.
  • 75. Indice Datos y curiosidades del Museo del Prado • En el museo se encuentra el cuadro llamado La Gloria pintada por Tiziano para Carlos V, que junto al retrato de la Emperatriz le acompañarían en su retiro del monasterio de Yuste en Cáceres, Extremadura. • Se guarda también el Retrato ecuestre de la reina Margarita del pintor Bartolomé González, mostrando dos de las joyas más famosas del Joyero de la Corona de España: la perla llamada Peregrina (que actualmente se cree identificar por algunos con la que está en poder de Elizabeth Taylor) y el diamante el Estanque, hallado en tierra de Madrid y tallado por Jacome Trezzo. • Se encuentran asimismo las pinturas con que Goya decoró su finca de Madrid llamada «La quinta del sordo». Adquirida la propiedad por el barón Emil d’Erlanger, ordenó su traslado a lienzo y, tras presentarlas en París, al no despertar el interés del Museo del Louvre, decidió legarlas al Prado. • En sus inicios, el museo abría apenas dos o tres días a la semana, y cerraba siempre que llovía, se supone que para evitar masificaciones y suciedad. Por otro lado, durante un tiempo las salas de escultura no estuvieron debidamente pavimentadas, y el polvo debía eliminarse regando el suelo con agua, aunque pronto se esteró y posteriormente se instaló tarima de madera en casi todas las salas. Por cuestiones de seguridad, la madera fue sustituida por mármol después de los años 30.
  • 77. Indice Ampliación de Rafael Moneo (El cubo de Moneo)
  • 78. Indice • Siguiendo el proyecto de Rafael Moneo, en 2007 se ha culminado la mayor ampliación del Museo en sus casi doscientos años de historia. Esta ampliación no ha supuesto cambios sustanciales para el Edificio Villanueva, centrándose en una ampliación hacia el claustro de los Jerónimos (el Cubo de Moneo) de forma que el museo cuente con una superficie nueva para actividades complementarias. Claustro de los Jerónimos
  • 79. Indice Museo del Prado claustro de los Jerónimos (El cubo de Moneo)
  • 80. Indice Vestíbulo ampliación Museo del Prado
  • 81. Indice • La conexión entre ambos edificios se ha efectuado subterráneamente, aprovechando el desnivel entre los Jerónimos (calle Ruiz de Alarcón) y el Paseo del Prado. La ampliación se presentó el 27 de abril de 2007 si bien la inauguración oficial no tuvo lugar hasta medio año después, el 30 de octubre de 2007, con una selección de la colección de pintura española del siglo XIX, que había permanecido almacenada unos once años.
  • 83. Indice Entrada al Museo del Prado por la parte ampliada
  • 93. Indice El convento de San Jerónimo «el Real», conocido popularmente como «Los Jerónimos», fue uno de los más importantes de Madrid, si bien de él ya sólo queda la iglesia. El claustro, fue muy deteriorado por el ejército napoleónico y actualmente ha quedado incorporado a la ampliación del Museo del Prado, diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, lo que popularmente se conoce como «El cubo de Moneo».
  • 95. Indice El monasterio de San Jerónimo se realizó en estilo gótico tardío con influencias renacentistas.
  • 96. Indice Vista nocturna del convento de San Jerónimo «el Real»,