SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 97
Descargar para leer sin conexión
• Pulsando cualquier tecla, la presentación
avanza.
• Pinchando en el Indice , y una vez en este, se
puede seleccionar la parte de la presentación
donde queremos ir.
Octub
re
2008
Volum
en
I
Indice
Paseo por el Museo del Prado
• Origen del Museo del Prado
• Interior del Museo
• Obras Maestras
• Curiosidades y datos interesantes
• Ampliación del Museo
• Plano
• Alrededores del Museo
Indice
Indice
El edificio que hoy sirve de sede al Museo
Nacional del Prado fue diseñado por el
arquitecto Juan de Villanueva en 1785,
como Gabinete de Ciencias Naturales, por
orden de Carlos III. No obstante, el destino
final de esta construcción no estaría claro
hasta que su nieto Fernando VII, impulsado
por su esposa la reina María Isabel de
Braganza, tomó la decisión de destinar este
edificio a la creación de un Real Museo de
Pinturas y Esculturas.
El Real Museo, que pasaría
pronto a denominarse Museo
Nacional de Pintura y
Escultura y posteriormente
Museo Nacional del Prado,
abrió por primera vez al
público en noviembre de
1819.
Indice Descripción del edificio de Villanueva
Está formado por un cuerpo central al que flanquean unas galerías alargadas
que terminan en unos pabellones cuadrados en cuyo interior se cobijan las
rotondas.
El cuerpo central sobresale con una construcción que tiene seis columnas de
orden toscano, un entablamento, una cornisa y un ático que lo remata. En su cara
posterior, termina en forma semicircular o absidial, de tal modo que su plano
adopta forma basilical. Originariamente, dicha estancia abarcaba las dos plantas
de altura, y a finales del XIX se dividió en dos pisos. El inferior era la sala de
juntas, hasta su reciente conversión en recibidor. La planta superior es la actual
sala 12, presidida por Las Meninas.
Las dos galerías laterales tienen dos plantas en altura. La inferior con unos
ventanales profundos y alargados que acaban en un arco de medio punto y la
superior con una galería de columnas jónicas (en la actualidad hay un tercer
piso retranqueado, obra posterior).
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
• Después de una breve descripción de cada una
de las colecciones. Se presentan las 50 Obras
Maestras recomendadas en la Web del Museo
del Prado, todas ellas, acompañadas de una
Indice PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850
Con gran diferencia, la mayor y más importante colección del mundo.
Cronológicamente abarca desde murales románicos del siglo XII hasta
el final del siglo XIX. Sus ricas colecciones incluyen pintura medieval,
con Bartolomé Bermejo, Juan de Flandes y Berruguete, renacentista,
con autores como Pedro Machuca, Juan de Juanes y Juan Correa de
Vivar, manierista con el protagonismo absoluto de El Greco, y barroca
con Zurbarán, Ribera, Murillo y Velázquez. Sólo las colecciones de
estos cuatro autores suman 200 pinturas. Del siglo XVIII, destacan
aparte de Goya los bodegones de Luis Meléndez y la variada
colección de Luis Paret, considerado el mejor pintor español de estilo
rococó. Desde hace muchos años se trabaja en la puesta en valor de
la pintura española del siglo XIX posterior a Goya, que incluye
riquísimos y muy caudalosos fondos desde el Neoclasicismo hasta
Sorolla; las pinturas de este siglo suman casi 3.700 obras en total
(más de la mitad de todas las pinturas del museo). Entre las últimas
novedades de la colección española antigua, destacan las compras de
La condesa de Chinchón de Goya, El barbero del Papa de Velázquez y la
Indice PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850
Anónimo
Soldado o Montero
Yáñez de la Almedina,
Fernando
Santa Catalina
Velázquez
Vista del jardín de la
Villa Medici de Roma
Goya
Perro semihundido
Haes, Carlos de
Perro
La canal de
Mancorbo en los
Picos de Europa
Románica y
Gótica
Renacimiento Siglo XVIII
Barroca Siglo XIX
Indice PINTURA ITALIANA
Desde el primer Renacimiento, con unos pocos ejemplos de Fra
Angélico, Mantegna, Antonello da Messina y Botticelli, hasta el siglo
XVIII (Tiépolo y Corrado Giaquinto). También, ocho obras de Rafael y
su taller, obras maestras de Correggio, Bronzino, Andrea del Sarto,
Sebastiano del Piombo, Federico Barocci, Annibale Carracci,
Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Luca Giordano... y la mayor
colección mundial de la escuela veneciana (Tiziano, Tintoretto,
Veronés y Bassano).
Tiziano, Vecellio di
Gregorio
La bacanal de los andrios
Carracci, Annibale
Venus, Adonis y Cupido
Batoni, Pompeo
Francis Basset, I barón de
Dunstanville
Indice PINTURA FLAMENCA
Primitivos flamencos como Weyden (El descendimiento de la cruz),
Dieric Bouts, Petrus Christus y Hans Memling, y la mejor colección de
El Bosco. Igualmente sobresalientes son las pinturas de Patinir, El
Triunfo de la Muerte de Pieter Brueghel el Viejo y varias de Quentin
Metsys y Pieter Coecke. Pintura flamenca del siglo XVII: una enorme
colección de Rubens, más de 25 cuadros de van Dyck, varios de Jacob
Jordaens, incluyendo su Autorretrato con su familia, y la serie de Los
Cuatro Sentidos de Brueghel. Es una de las mejores colecciones
flamencas del mundo, sólo comparable con la del museo de Viena.
El Bosco
Mesa de los pecados
capitales
Jordaens, Jacob
Tres músicos ambulantes
Teniers, David
El Alquimista
Indice PINTURA HOLANDESA
La pintura holandesa del XVII tiene una presencia mucho más corta,
aunque incluye La reina Artemisa de Rembrandt y ejemplos de Gabriel
Metsu, Adriaen van Ostade, Mathias Stomer y Philips Wouwerman.
Rembrandt
Artemisa
Claesz., Pieter
Bodegón
Indice PINTURA FRANCESA
Apenas hay ejemplos anteriores a 1600, aunque los siglos XVII y XVIII
cuentan con obras magistrales de Poussin, como El Triunfo de David y
El Parnaso. Claudio de Lorena cuenta con varios paisajes magistrales,
y hay un par de ejemplos de Simon Vouet. El tenebrismo cuenta con
ejemplos llamativos de Georges de La Tour y Valentin de Boulogne.
Retratistas de los borbones españoles, como Jean Ranc y Van Loo,
tienen presencia junto a maestros rococós como Watteau y Boucher. .
La Tour, Georges de
Ciego tocando la zanfonía
Poussin, Nicolas
El Parnaso
Lorena, Claudio de
Paisaje con el embarco en
Ostia de Santa Paula
Romana
Indice PINTURA ALEMANA
Reducida en número, pero de gran calidad. Cuatro de las obras
maestras de Alberto Durero, entre ellas su Autorretrato de 1498 y la
pareja de tablas de Adán y Eva, así como una Virgen y dos curiosas
escenas de cacería de Lucas Cranach, dos alegorías muy importantes
de Hans Baldung Grien y, ya del siglo XVIII, un rico grupo de retratos
de Anton Raphael Mengs.
Alberto Durero
Aautorretrato
Lucas Cranach
Cacería en honor de Carlos V en el castillo
de Torgau
Hans Baldung Grien
Las edades y la
Indice PINTURA BRITÁNICA
Existe una pequeña colección de pintura inglesa, tanto de artistas
nativos como de extranjeros que trabajaron de forma estable en aquel
país: Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, Thomas Lawrence,
David Roberts y ya de la época victoriana, Lawrence Alma-Tadema.
David Roberts
La Torre del Oro
Alma Tadema, Sir Lawrence
Escena pompeyana, o La siesta
Indice ESCULTURA
Escultura griega y romana, también del siglo XVI y posterior. Destacan
las Musas que pertenecieron a Cristina de Suecia, y que tras la última
ampliación se ubican en el recibidor oval, bajo la sala de Las Meninas.
Anónimo
El baile de las ménades
Anónimo
La emperatriz Sabina
Anónimo
El niño de la espina
Indice ARTES DECORATIVAS
El Tesoro del Delfín, valiosa colección de orfebrería y gemas talladas.
Además el Museo guarda una rica colección de tapices, armaduras
porcelanas, así como el caudaloso monetario que fue de Alberto
Bosch
Indice
DIBUJOS Y ESTAMPAS
Sobresale la colección de dibujos de Goya, la más amplia del mundo.
Junto a ella, la colección de dibujos españoles del siglo XIX, con más
de 3.000 obras originales, es de extraordinaria importancia. Las
colecciones de dibujos extranjeros son más desiguales, aunque
incluyen notables ejemplos italianos; de manera sorprendente, en fecha
reciente se identificaron dos bocetos de Miguel Ángel para la Capilla
Sixtina.
Indice
Las 50 Obras Maestras, del
Prado
Indice
La cacería de liebres muestra a un cazador a caballo -casi de
frente como el Soldado-, con el tridente en la mano, lanzando
tres perros para acosar a las liebres y llevarlas hasta la red
tendida por el cazador
Anónimo
Cacería de
liebres
Indice Juan de Flandes concibe el espacio
de esta Crucifixión con un punto de
vista bajo, que evoca las
composiciones de Mantegna y la
dota de resonancias italianas, por el
modo de disponer al los personajes
con un dominio de líneas rectas que
otorgan monumentalidad al
conjunto. Para llamar la atención
sobre Cristo Crucificado, situado en
el centro, ante un fondo de paisaje,
idea un semicírculo de figuras en
torno a Él. A la originalidad del
pintor flamenco al representar este
tema iconográfico se suma su
dominio técnico, patente en la forma
de reproducir las calidades de las
cosas como las piedras preciosas y el
coral esparcidos por el suelo.
Flandes, Juan de
La Crucifixión
Planta Baja Sala
Indice
Tabla central del Retablo de Santo Domingo
de Silos de la parroquia de Daroca,
Zaragoza, que representa al santo abad
benedictino vestido de obispo. El personaje
aparece sentado en un trono gótico decorado
con estatuas policromadas de las siete
virtudes, las teologales: Fe, Esperanza y
Caridad y las cardinales: Prudencia,
Justicia, Fortaleza y Templanza.
Destaca especialmente el extremo realismo
del rostro de Santo Domingo y la fuerza de
su mirada, características propias del arte
flamenco que, en este caso, no son verídicas
sino ideales, ya que fue en el siglo XI cuando
el monje Domingo fundó, cerca de Burgos, el
Monasterio de Silos, donde vivió. Este
realismo contrasta con el abundante uso del
oro que, como se había especificado en el
contrato, no aparece embutido, como es
habitual en Aragón.
Bermejo, Bartolomé
Santo Domingo de Silos entronizado
como obispo
Indice
Berruguete, Pedro
Auto de Fe presidido por Santo Domingo
de Guzmán
La disposición del escenario y de las
figuras reflejan la modernidad de
Berruguete en cuanto a las nuevas
tendencias compositivas. A su vez, la
pintura ilustra su capacidad para la
narración pictórica. La escena compone
una magnífica crónica de la Castilla de
tiempos de los Reyes Católicos. Los
personajes vestidos a la moda del siglo
XV, están dotados de una gran
realidad y verismo, rozando lo
anecdótico, como el personaje que
duerme debajo del santo.
Procede de la Sacristía de Santo Tomás
de Ávila.
Indice
El Greco
La Trinidad
Planta Primera Sala 10a
Basada en un grabado de Alberto
Durero, es uno de los primeros encargos
de El Greco en Toledo. El artista
armoniza los conceptos de dibujo y
color desarrollados respectivamente en
el foco romano y veneciano. En los
diferentes colores de los mantos
destaca la contrastada gama de su
paleta, que entronca con la de
Tintoretto. También se pueden apreciar
ecos de la obra de Miguel Ángel en la
vigorosa anatomía de Jesús.
La obra fue pintada para el ático del
retablo del altar mayor de la Iglesia de
Santo Domingo el Antiguo de Toledo,
por encargo de Diego de Castilla, deán
de Toledo y albacea de doña María de
Silva, enterrada en el convento. Fue
adquirida en 1832 por Fernando VII
al escultor Valeriano Salvatierra.
Indice
El Greco
El caballero de la mano en el
pecho
Retrato de personaje desconocido, vestido con
traje negro de cuello y puños de encaje y
luciendo colgante y espada, detalle que
destaca su condición de caballero. Una de las
obras maestras del Renacimiento español y
una de las más divulgadas de la producción
de El Greco.
Pintada en los primeros años del artista en
Toledo, El caballero de la mano en el pecho se
distingue por la expresividad de la mirada
que el personaje mantiene fija en el
espectador y el naturalismo en el gesto de la
mano.
Existen muy diversas interpretaciones
entorno a la identidad del personaje y al
significado del gesto, afirmando algunos que
simboliza diferentes estados, como
arrepentimiento o un juramento. Aunque
existan dudas razonables, se ha llegado a
identificar al caballero con Juan de Silva y
Ribera, III marqués de Montemayor, alcalde
del Alcázar de Toledo.
Indice
El Greco
Adoración de los
pastores
Es una de las obras más importantes de la
producción tardía del pintor; destinada al
que iba a ser el panteón familiar dentro de la
Iglesia Conventual de Santo Domingo el
Antiguo, en Toledo. Para tal efecto, el artista
recuperó un tema que había tratado en
diversos momentos de su carrera, un símbolo
de resurrección y eternidad que acompañaría
los restos del pintor, probablemente
autorretratado en el pastor del primer
término. Se ha pensado que escogió este
episodio por el significado de su apellido
(Theotocopoulus) y la palabra griega
Theotokos (Madre de Dios).
El panteón ideado dejó de ser tal muy pronto,
y la tela cambió de ubicación dentro de la
iglesia, sufriendo distintos deterioros. En
1954 fue adquirida para el Museo del Prado.
Indice
Velázquez, Diego Rodríguez
de Silva y
El triunfo de Baco, o Los
Es una de las obras más
importantes de la producción tardía
del pintor; destinada al que iba a ser
el panteón familiar dentro de la
Iglesia Conventual de Santo
Domingo el Antiguo, en Toledo.
Para tal efecto, el artista recuperó
un tema que había tratado en
diversos momentos de su carrera, un
símbolo de resurrección y eternidad
que acompañaría los restos del
pintor, probablemente
autorretratado en el pastor del
primer término. Se ha pensado que
escogió este episodio por el
significado de su apellido
(Theotocopoulus) y la palabra griega
Theotokos (Madre de Dios).
El panteón ideado dejó de ser tal
muy pronto, y la tela cambió de
ubicación dentro de la iglesia,
sufriendo distintos deterioros. En
1954 fue adquirida para el Museo
del Prado.
Indice
Velázquez, Diego Rodríguez
de Silva y
La Rendición de Breda, o Las
Ambrosio Spínola, general genovés
al mando de los tercios de Flandes,
recibe del gobernador holandés,
Justino de Nassau, las llaves de la
ciudad de Breda, rendida tras un
largo asedio. El hecho, acaecido el 5
de junio de 1625, se consideró en su
momento un episodio clave de la
larga guerra que mantuvieron los
españoles para evitar la
independencia holandesa.
La obra, con clara finalidad de
propaganda política, insiste en el
concepto de clemencia de la
monarquía hispánica. A diferencia
de otros cuadros de historia
contemporánea, Velázquez no se
recrea en la victoria, y la batalla tan
solo está presente en el fondo
humeante. El pintor centra la
atención en el primer plano en el que
se desarrolla no tanto el final de la
guerra como el principio de la paz.
Indice
Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y
La fábula de Aracne, o Las Hilanderas
Planta Primera Sala 15a
Representación compleja y
altamente intelectual del mito
clásico de Aracne.
El mito aparece representado en dos
planos bajo la apariencia de un día
cotidiano en la Fábrica de Tapices
de Santa Isabel. Al fondo de la
escena el rapto de Europa aparece
hilado en el tapiz que cuelga de la
pared y, ante él Atenea, vestida con
armadura, castiga a Aracne. Las
mujeres que observan el suceso, y
que podríamos confundir con
clientas de la fábrica, serían en
realidad las jóvenes lidias testigos
del momento. En primer término, las
hilanderas representarían el
desarrollo del concurso. Atenea,
hilando en la rueda y Aracne
devanando una madeja.
Indice
Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y
La familia de Felipe IV, o Las Meninas
Planta Primera Sala 12
El cuadro más famoso de Velázquez encierra una
compleja composición construida a partir de una
admirable habilidad para el uso de la perspectiva, de
la plasmación de la luz y de la representación de la
atmósfera.
Las interpretaciones sobre el tema y la plasmación del
mismo han sido múltiples. Las más numerosas
subrayan la reivindicación de la nobleza de la
pintura frente a las prácticas artesanales. Velázquez
se autorretrata pintando el propio cuadro a la
izquierda del lienzo, afirmando así la supremacía del
arte de la pintura. La infanta Margarita (1651-
1673), vestida de blanco, aparece rodeada en el centro
de la composición por sus damas de compañía, las
“meninas” María Agustina de Sarmiento e Isabel de
Velasco, dos bufones de la corte, María Bárbola y
Nicolasito Pertusato, y un perro mastín. Detrás de
ella, aparecen conversando un guardadamas, la dueña
Marcela de Ulloa, y, en la puerta, al aposentador
José Nieto.
Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria (1634-
1696), se reflejan en el espejo del fondo, dando lugar
a un juego espacial de extraordinaria complejidad
Indice
Ribera, José de
El sueño de Jacob
Planta Primera Sala 26
El cuadro narra el sueño misterioso
del patriarca Jacob, según relata el
Génesis, quien aparece dormido,
recostado sobre el brazo izquierdo.
Detrás de él se encuentra un árbol y
al otro lado la escala de luz por la
que suben y bajan los ángeles.
El asunto muestra la capacidad
técnica de Ribera para construir un
discurso metafórico. A través de la
representación de un pastor tendido
a descansar en el campo describe
uno de los episodios bíblicos más
conocidos. La visión en primer
plano del personaje sólidamente
construido y los rasgos realistas de
la escena sirven para hacer verídico
el sueño milagroso, que se describe
en un haz de luz bajo un cielo azul
y gris.
Indice
urillo, Bartolomé Esteban
undación de Santa María Maggiore de Roma: I. El sueño del patricio Juan
anta Primera Sala 28
Conjunto pictórico que representa el origen milagroso de la fundación de Santa Maria Maggiore de Roma.
Fueron encargados para la iglesia sevillana de Santa María la Blanca, remodelada en los años posteriores a
1660 y concebidos como programa de exaltación mariana que desarrolló la bula papal de 1661 sobre el misterio
de la Inmaculada Concepción.
El sueño del patricio Juan muestra la aparición de la Virgen al patricio y a su esposa mientras duermen,
momento en el que María les encomendó que levantasen una gran iglesia bajo su advocación en el monte
Esquilino con la planta diseñada por una milagrosa nevada.
Indice
Zurbarán, Francisco de
Agnus Dei
Planta Primera Sala 18
Imagen de devoción, muy difundida en la España del siglo XVII, que representa un
Agnus Dei, el “Cordero de Dios” que alude al sacrificio de Cristo muriendo para
salvar a la humanidad. Destaca la sencillez de la composición formada
exclusivamente por la imagen del joven animal con las patas atadas y apoyado
sobre un alféizar fuertemente iluminado por un único foco de luz.
Zurbarán realizó seis versiones de este tema, con pequeñas variantes iconográficas,
lo que indica que tuvo un relativo éxito entre la clientela privada. Ésta es la
versión de mayor calidad y corresponde a su etapa de madurez artística.
Indice
Maíno, Fray Juan Bautista
Recuperación de Bahía de Todos los Santos
Planta Primera Sala 16
El 1 de mayo de 1625 don Fadrique
de Toledo recuperó para España la
importante plaza de Bahía de Todos
los Santos en Brasil, ocupada un
año antes por los holandeses. El
cuadro, dividido en dos partes,
representa el momento posterior a la
batalla. A la derecha, el general
español muestra un tapiz a los
vencidos, en el que el rey Felipe IV
está siendo coronado con el laurel de
la victoria por el conde-duque de
Olivares y por Minerva, pisando a
la vez los cadáveres de la Herejía, la
Ira y el Engaño, en alusión a los
enemigos de la monarquía española.
A la izquierda, Maíno optó por
mostrar las consecuencias de la
guerra, a través del sufrimiento de
las víctimas representado en la
mujer rodeada de niños que podría
personificar la Caridad cristiana.
Indice
Sánchez Cotán, Juan
Bodegón de caza, hortalizas y frutas
Planta Primera Sala 18
Bodegón colocado en el
interior de una alacena en el
que se pueden observar
apoyados en la superficie: un
grupo de dos serines, dos
jilgueros y dos gorriones en
una caña, tres zanahorias, dos
rábanos y un gran cardo
blanco cerrando la
composición. Y colgados del
alfeizar superior: tres limones,
siete manzanas, un jilguero,
un gorrión y dos perdices rojas.
La composición destaca por su
sobriedad, intimismo e
intensidad, características que
se enfatizan gracias a la luz
lateral que produce grandes
sombras, creando una ilusión
perfecta y plenamente realista
propia de las naturalezas
muertas pintadas por Cotán
que se convertirán en el
prototipo del bodegón español
Indice
Goya y Lucientes, Francisco de
La maja desnuda
Planta Primera Sala 29
Imagen de Venus desnuda, tendida sobre un diván de terciopelo verde con almohadas y colcha.
La leyenda ha querido ver en la modelo a la duquesa de Alba, aunque también ha sido identificada con Pepita Tudó,
amante de Godoy desde 1797.
En 1800 aparece citada por primera vez en el palacio de Manuel Godoy sin su pareja, La maja vestida (P741), como
sobrepuerta. En 1808 aparece mencionada por segunda vez junto a La maja vestida (P741), en el inventario
realizado por Frédéric Quilliet, agente de José Bonaparte, de los bienes de Manuel Godoy, quien quizás las encargó.
Y en 1813 se describe a las damas como Gitanas en el inventario de incautación de bienes de Godoy por el rey
Fernando VII.
Indice
Goya y Lucientes, Francisco de
La familia de Carlos IV
Planta Primera Sala 32
Destaca el cuidado en el diseño
de los trajes, a la última moda,
de las joyas, posiblemente
creaciones del joyero de la corte
Chopinot y de las
condecoraciones, como la
banda de la Orden de Carlos
III, de la recién creada Orden
de María Luisa, el Toisón de
Oro y las cruces de la
Inmaculada y de San Jenaro.
La armoniosa, clara y a un
tiempo compleja composición,
revela la maestría del artista.
La sutil definición de los
caracteres atestigua la
capacidad del pintor para
analizar al ser humano.
Indice
ya y Lucientes, Francisco de
3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío
nta Primera Sala 39
Representación de los
fusilamientos de patriotas de
Madrid por el ejército de
Napoleón, como represalia al
levantamiento del 2 de mayo
de 1808 contra la ocupación
francesa.
Los soldados franceses, de
espaldas a la derecha de la
composición, apuntan a los
madrileños que han de morir.
El dramatismo y la tensión de
la escena quedan subrayados
por el uso de la luz, que
ilumina fuertemente a los
héroes permitiendo diferenciar
sus caracteres y actitudes en
un detallado estudio
psicológico de los personajes.
Indice
Goya y Lucientes, Francisco de
Saturno devorando a un hijo
Planta Baja Sala 67
Las pinturas murales que decoraron la casa de Goya conocida como la
“Quinta del Sordo”, se han popularizado con el título de Pinturas
Negras por el uso que en ellas se hace de los pigmentos oscuros y
negros y también por lo sombrío de los temas. El carácter privado e
íntimo de esta casa, hizo que el artista se expresara en estas obras con
gran libertad. Pintadas directamente sobre los muros, la técnica
empleada debió de ser mixta, pues los análisis químicos revelan el
empleo de aceites en su composición.
Todas las pinturas fueron mandadas trasladar a lienzo por el barón
Émile d'Erlanger, quien adquirió la Quinta en 1873. Las obras
sufrieron enormemente con este traslado, perdiendo gran cantidad de
capa pictórica en el proceso. Finalmente el Barón donó las pinturas al
Estado, siendo destinadas al Museo del Prado, donde se exponen
desde 1889.
Saturno, en el momento de devorar a uno de sus hijos, es una de las
imágenes más expresivas de las Pinturas Negras. Ocupaba el muro de
enfrente al de La Leocadia (P754) en la sala de la planta baja de la
Quinta del Sordo.
Indice
Meléndez, Luis Egidio
Bodegón: un trozo de salmón, un limón y tres vasijas
De una fase avanzada en la
producción del pintor puede ser
considerado este soberbio
exponente de su virtuosismo en la
captación de los elementos, todos
ellos tratados con un lenguaje
directo y realista. En primer
término, un limón se contrapone,
aislado, al grupo que constituyen
una rodaja de salmón fresco y
varios cacharros de cocina; estos
últimos son una vasija de cobre,
un perol del mismo metal y un
puchero de Alcorcón sobre el cual,
a modo de tapa, figura un trozo
de loza; detrás se adivina el
mango, posiblemente de un
cucharón. El plano que sustenta el
conjunto desaparece en el fondo,
subrayado su límite por una
cucharilla de largísimo asidero
Indice
Rosales Gallinas, Eduardo
Doña Isabel la Católica dictando su testamento
Rosales representó el momento en
que la Reina Católica dicta su
testamento en Medina del Campo
el 12 de octubre de 1504, días
antes de morir. En una estancia
regia casi sumida en la penumbra,
bajo una cama de dosel, destaca
Isabel, con una medalla de la
Orden de Santiago colgada del
pecho. El blanco de las ropas de
cama contrasta con los colores
apagados de los presentes. La
única nota de color la crea el
manto rojo de un apesadumbrado
rey Fernando, quien tiene a su
lado a su hija Juana. En el grupo
de los asistentes se reconoce a
Cisneros vestido con el hábito
cardenalicio.
Indice
Sorolla y Bastida, Joaquín
Chicos en la playa
Tres niños desnudos, tendidos
boca abajo se divierten en una
playa, disfrutando de los últimos
coletazos de las tranquilas olas.
Sorolla conjuga en esta pintura
dos temas que fueron objeto de su
atención en numerosas ocasiones:
los niños y la playa. Estas escenas
cargadas de luz marcaron
definitivamente la estética que
hizo tan popular al artista. El
color abordado con un exquisito
análisis es otra de las
características de sus pinturas de
exteriores, y en este ejemplo
sobresale el pelo rubio del chico en
el centro de la composición, cuyo
color se confunde con el de la
cálida arena. La pincelada larga y
jugosa, construye la pintura con
tintas de gran expresividad.
Indice
Angelico, Fra
La Anunciación
Planta Baja Sala 49
Retablo pintado para el convento de Santo Domingo en
Fiesole, cerca de Florencia. La tabla central muestra bajo
el pórtico la Anunciación del Arcángel Gabriel a María y,
a su izquierda, la expulsión de Adán y Eva del Paraíso.
La condenación y salvación del hombre. En el banco o
predela se narran escenas de la vida de la Virgen:
Nacimiento de María y los Desposorios con San José,
Visitación de María a su prima Santa Isabel, Nacimiento
del Niño Jesús, la Presentación del Niño en el Templo y la
Dormición de la Virgen con Cristo recogiendo su alma.
Fra Angelico, también conocido como Beato Angelico,
dedicó su obra exclusivamente a los temas religiosos pues
entendía el arte como un aspecto de la devoción religiosa.
Particularmente minucioso en los detalles y calidades de
los objetos, naturaleza y personajes representados, Fra
Angelico aúna en su estilo de la tradición tardogótica
italiana con el nuevo lenguaje renacentista. Ejemplo de
ello es la profundidad espacial de la arquitectura que,
aunque sigue las recomendaciones de Brunelleschi de
centrarse en un escenario cuadrado y sin adornos, denota
algunos fallos propios de una obra temprana en la
producción del artista.
Indice
Mantegna, Andrea
El Tránsito de la Virgen
Planta Baja Sala 49
Esta escena muestra el último momento terrenal de
la Virgen María quien, según los Evangelios
Apócrifos fue elevada por Cristo al Reino de los
Cielos en cuerpo y alma tras su muerte terrenal,
momento también conocido como la “Dormición de
la Virgen”.
La composición de esta pintura está dominada por
la búsqueda de la perspectiva, conseguida
especialmente gracias a la geometría del dibujo del
pavimento, al juego de escala de tamaños de las
figuras y a la ventana del fondo que actúa como
“punto de fuga”. También es digno de destacar la
fuerte individualización de las fisonomías de los
personajes, así como la maestría en la ejecución del
paisaje, siendo una de las primeras
representaciones topográficas reconocibles de la
pintura italiana.
Indice
Messina, Antonello de
Cristo muerto, sostenido por un ángel
Planta Baja Sala 49
En la pintura de Antonello, de
gran virtuosismo técnico,
convive una caligrafía
minuciosa de origen nórdico,
perceptible en el paisaje o el
cabello de Cristo, con un
tratamiento monumental de la
anatomía y una preocupación
por el volumen y la perspectiva
claramente meridionales.
Indice
Rafael
El Cardenal
Planta Baja Sala 49
Retrato de un cardenal que se ha
identificado con los cardenales Alidosi,
Bibbiena, Cybo o Trivulzio.
Esta obra fue pintada en Roma, momento
en el que Rafael culminó su capacidad para
pintar las personas más reales de lo que son,
que le reconocían sus contemporáneos.
La composición deriva de la Gioconda de
Leonardo da Vinci, pues en ambos casos el
modelo aparece sentado, formando un
triángulo con su cuerpo y su brazo.
Resultan especialmente sorprendentes los
contrastes cromáticos entre el brillante rojo
del capelo, la manga blanca y el rostro del
cardenal, gracias al uso de las luces. Esta
característica y la minuciosidad de la
pincelada otorgan un carácter
tridimensional al retratado, que deja
vislumbrar el interés por la escultura que
Rafael tenía en esos años.
Indice
Tiziano, Vecellio di Gregorio
El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg
Planta Primera Sala 11
Retrato ecuestre del emperador Carlos V
(1500-1558) conmemorativo de la victoria
en Mühlberg de las tropas imperiales sobre
las protestantes. La aparente sencillez de la
composición esconde una compleja
simbología que muestra al Monarca en su
doble condición de caballero cristiano y
heredero de la tradición imperial romana.
Ejemplo de ello es la lanza que sostiene el
Emperador con su mano derecha y que
siendo el símbolo del poder de los césares,
también hace referencia al arma de San
Jorge y a la lanza que portaba Longinos
durante la Pasión de Cristo (soldado
romano que clavó su lanza en el costado de
Cristo y que a continuación se convirtió al
cristianismo).
Indice
Tiziano, Vecellio di Gregorio
La bacanal de los andrios
Planta Primera Sala 7a
Celebración de los efectos del vino
en la isla de los Andrios, en la
que la bebida manaba de un
arroyo por gracia del dios Baco.
Una ninfa aparece desnuda en
primer término y al fondo sobre el
montículo, yace Sileno, asiduo
acompañante del dios. El pasaje
de la partitura situada en el
centro inferior de la composición
ha sido atribuido al músico
flamenco, activo en la corte de
Ferrara, Adriaen Willaert. Su
letra, “Qui boyt et ne reboyt il ne
seet que boyre soit” hace
referencia a la celebración del
vino por parte de hombres y
dioses.
Indice
Veronese, Paolo
Venus y Adonis
Planta Baja Sala 75
Venus abanica a Adonis, que descansa
sobre sus rodillas, mientras mira a Cupido
abrazar un perro. Esta obra fue concebida
como pareja de Céfalo y Procris (Museo de
Estrasburgo), y ambas ilustran pasajes de
Las Metamorfosis de Ovidio, en este caso
el Libro X, dedicados a amores truncados
por la muerte repentina y fortuita de uno
de los amantes.
La pintura muestra el último instante de
felicidad de los amantes antes de la muerte
de Adonis por los colmillos de un jabalí.
Veronés optó por mostrar la psicología del
amor, plasmada en el rostro ensombrecido
de Venus, conocedora de la suerte que
aguarda a su amado. Realizada tras una
posible estancia en Roma, Veronés se
inspiró en la escultura helenística de El
niño de la oca para la figura de Cupido y
en el Endimión de un sepulcro conservado
en la Basílica romana de San Juan de
Letrán para Adonis.
Indice
Tintoretto, Jacopo Robusti
El Lavatorio
Planta Baja Sala 75
Escena del Nuevo Testamento (Juan 13, 1-20) que muestra el momento justo anterior a la Última Cena, en el que
Jesús se dispone a lavar los pies de San Pedro, como ejemplo de humildad y servicio al prójimo. El desplazamiento a
un lateral de los actores principales, Cristo y San Pedro, responde a su emplazamiento original en el muro derecho
del presbiterio de San Marcuola, de tal modo que la acción de Cristo lavando los pies a San Pedro era la parte de
lienzo más próxima a la feligresía.
Indice
Correggio
Noli me tangere
María Magdalena, de rodillas y ricamente
vestida a la moda del siglo XVI, reconoce
a Cristo resucitado en la figura de un
hortelano.
El detallismo con que la obra está pintada
delata el destino del encargo, la capilla de
la familia Ercolani en Bolonia, uno de los
pocos encargos privados realizados por
Correggio tras regresar a Parma en 1520
después de su estancia de formación en
Roma.
La composición es de un equilibrio
extraordinario, en el que se contrarrestan
la inestabilidad de la figura de la
Magdalena con la serenidad de Cristo
frente a un paisaje iluminado por la luz
del amanecer.
Indice
Caravaggio
David vencedor de Goliath
Planta Primera Sala 5
David, vencedor de Goliath se
inclina sobre el cuerpo muerto de
su enemigo dispuesto a atar la
cabeza degollada a modo de
trofeo.
El cuadro muestra la última
escena de la batalla entre filisteos
e israelitas narrada en el Antiguo
Testamento (Samuel 17, 51), en
la que David mata al gigante
Goliath con la sola ayuda de una
piedra y una honda trayendo la
victoria al pueblo de Israel.
La autoría de esta pintura ha
sido controvertida, pero hoy en
día se acepta unánimemente la
atribución al maestro
Indice
Gentileschi, Orazio Lomi de
Moisés salvado de las aguas
Planta Primera Sala 4
Moisés es depositado por su
madre en una cesta que abandona
en el Nilo, de donde es salvado
por la hija del Faraón (Éxodo 2).
Gentileschi tuvo una primera
formación en Florencia para
luego trasladarse a Roma donde
fue amigo de Caravaggio,
realizando obras próximas a su
estilo que interpreta de forma
personal. Posteriormente trabajó
en Génova y en París, pasando
después a Londres, donde acabó
su vida. Este lienzo de carácter
sofisticado y elegante, con
suntuosas gamas cromáticas, fue
pintado durante su estancia en la
corte de Carlos I de Inglaterra
como regalo del artista a Felipe
IV de España.
Indice
Tiepolo, Giambattista
Inmaculada Concepción
Planta Primera Sala 23
La Virgen María aparece sobre la
bola del Mundo y la media luna,
pisando la serpiente del Pecado
Original, coronada por la paloma
del Espíritu Santo y rodeada por
ángeles y por algunos de los
símbolos marianos. Éstos son la
vara de azucenas, la palmera, la
fuente y el espejo. Esta escena
muestra la manera tradicional de
representar la Inmaculada
Concepción de la Virgen, que fue
concebida sin pecado original.
La obra fue un encargo Real para
la Iglesia de San Pascual de
Aranjuez.
El boceto para este lienzo se
conserva en las Courtauld
Institute Galleries de Londres.
Indice
Weyden, Roger van der
El Descendimiento
Planta Baja Sala 58
El gran maestro de Tournai
centra la composición en la
Compassio Mariae, la pasión que
experimenta la Virgen ante el
sufrimiento y la muerte de su
Hijo.
Weyden maneja con maestría las
figuras representadas en un
espacio limitado al fondo y en los
extremos, donde los movimientos
opuestos y complementarios de
San Juan y la Magdalena cierran
la composición. En el interior de
ese espacio sobresale el juego de
diagonales paralelas que diseñan
los cuerpos de Cristo y de María,
poniendo de manifiesto su doble
pasión. Impactan los gestos, la
contención con que se expresan
los sentimientos y el juego de
curvas y contra curvas que une a
los personajes.
Indice
El Bosco
El jardín de las Delicias, o La pintura del madroño
Planta Baja Sala 56a
En el tríptico abierto se incluyen tres escenas. La tabla izquierda está dedicada al Paraíso, con la creación de Eva
y la Fuente de la Vida, mientras la derecha muestra el Infierno. La tabla central da nombre al conjunto, al
representarse en un jardín las delicias o placeres de la vida. Entre Paraíso e Infierno, estas delicias no son sino
alusiones al Pecado, que muestran a la humanidad entregada a los diversos placeres mundanos.
Obra de carácter moralizante, es una de las creaciones más enigmáticas, complejas y bellas de El Bosco, realizada
en la última etapa de su vida. Adquirida en la almoneda del prior don Fernando, hijo natural del gran duque de
Alba, Felipe II la llevó a El Escorial en 1593.
Indice
Patinir, Joachim
El paso de la laguna Estigia
Planta Baja Sala 56a
Según la tradición clásica, el barquero Caronte atravesaba en su barca la laguna Estigia con las almas de aquellos
que accedían al Infierno. En el mundo cristiano medieval este tema fue sacralizado al convertirlo en una elección
entre el Bien y el Mal. Aquí Patinir sitúa un ángel en el lado izquierdo, que señala el difícil camino hacia el
Paraíso, pese a que el alma se encamina ya al acceso del Infierno, donde vigila la entrada el Cancerbero, o perro de
tres cabezas.
Indice
Moro, Antonio
María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II
Planta Baja Sala 55
Hija de Enrique VIII y de Catalina de
Aragón, María Tudor nació en 1516 y subió al
trono de Inglaterra en 1553. En 1554 casó
con Felipe II y murió en 1558. Sentada sobre
un rico sillón de terciopelo bordado, la Reina
aparece vestida con traje gris rameado y
sobretodo de terciopelo morado, rica
indumentaria propia de su elevada condición,
igual que las joyas que luce en el vestido,
tocado, puños y cinturón. Del cuello cuelga un
pinjante con una perla de lágrima. En la mano
derecha sostiene una rosa encarnada propia de
la familia Tudor y en la izquierda una pareja
de guantes, símbolo asimismo de distinción.
El retrato reúne la minuciosidad descriptiva
característica de la pintura flamenca y el
majestuoso distanciamiento propio de la
dignidad de la retratada, que Moro supo
captar magistralmente y que servirá de modelo
a futuros retratos cortesanos.
Indice
Brueghel 'el Viejo', Pieter
El triunfo de la Muerte
Planta Baja Sala 56a
La pintura reproduce un
tema habitual en la
literatura del medioevo
como es la danza de la
Muerte, que fue
frecuentemente utilizado
por los artistas nórdicos.
Brueghel dotó a toda la
obra de un tono pardo
rojizo, que ayuda a dar un
aspecto infernal a la
escena, apropiado para el
asunto representado. La
profusión de escenas y el
sentido moralizante
utilizado por el autor, son
parte de la influencia de
El Bosco en su obra.
Indice
Rubens, Pedro Pablo
Adoración de los Magos
Planta Primera Sala 9b
A la izquierda de la composición,
bajo una columna clásica, el Niño
ayudado por su madre, juega con
los regalos que le ofrece uno de los
Magos. Desde ese punto hacia la
derecha se representa el resto de las
figuras que componen el cortejo de
los Reyes.
En un primer momento la obra
tenía unas dimensiones más
pequeñas que las actuales.
Cuando en 1628/1629 Rubens
visitó España amplió la pintura
hasta sus dimensiones actuales. En
una franja superior incluyó dos
ángeles de influencia tizianesca,
incorporando otra franja a la
derecha, donde hizo constar su
autoría, autorretratándose sobre un
caballo.
Indice
Rubens, Pedro Pablo
Las tres Gracias
Planta Primera Sala 9
Rubens las representó junto a
una fuente, bajo una guirnalda
de flores y ante un fondo de
paisaje. Las figuras están
inspiradas en la escultura
clásica, visible en la intención
de reproducir la frialdad del
mármol en sus carnes. El ritmo
circular y la elegante
ondulación son características
habituales en el artista,
aspectos que se unen a las
formas grandilocuentes y los
colores cálidos que incorpora el
pintor en las obras de sus
últimos años.
Indice
Dyck, Anton van
Sir Endymion Porter y Anton van Dyck
Planta Primera Sala 10b
El aristócrata aparece de frente
y vestido de satén blanco,
mientras que el pintor, de negro,
está situado de perfil, más bajo,
para no destacar por encima de
la figura del aristócrata. El
carácter excepcional de este
retrato doble se justifica por la
fuerte relación de afecto entre el
pintor y su patrón, reforzada
visualmente por la posición de
sus manos sobre la roca, como
símbolo de la fuerza de su
amistad. Además, al retratarse
junto a un noble, el artista está
llamando la atención sobre su
elevada condición social y
dignificando indirectamente su
labor de pintor como una
actividad noble.
Indice
Poussin, Nicolas
El Parnaso
Planta Primera Sala 3
Representación del
Parnaso, monte mitológico
consagrado a Apolo y las
Musas. Es una celebración
de las Artes, especialmente
de la Poesía. Apolo ofrece
el néctar de los dioses a un
poeta, probablemente
Homero, coronado de laurel
por Calíope, la musa de la
poesía épica. En primer
plano dos amorcillos
ofrecen a los poetas el agua
inspiradora que mana de la
Fuente Castalia,
personificada por la mujer
desnuda. Inspirado en el
fresco de Rafael en el
Vaticano, es quizás un
homenaje al poeta italiano
Giovanni Battista Marino
(1569 - 1625), mecenas de
Poussin.
Indice
Durero, Alberto
Autorretrato
Planta Baja Sala 55b
De medio cuerpo, ligeramente escorzado, Durero se pintó
a si mismo junto a una ventana abierta a un fondo de
paisaje montañoso. Viste de jubón blanco con
guarniciones negras y camisa con puntilla dorada, pelo
largo, gorra de listas blancas y negras con borlal, capa
parda y guantes grises de cabritilla. La elección de unas
ropas elegantes y aristocráticas y la mirada severa
dirigida al espectador, con altiva serenidad, indican la
voluntad del pintor de hacer ostentación de su situación
social.
Destaca la riqueza de detalles, la minuciosidad del
tratamiento de las calidades y el brillante colorido, de
entonación dorada, todo ello apoyado en un dibujo de
impecable precisión
La satisfacción de su propia capacidad artística se
comprueba en la inscripción del alfeizar de la ventana,
escrita en alemán: “1498, lo pinté según mi figura. Tenía
yo veintiséis años Albrecht Dürer”.
Indice
Rembrandt Harmensz. van Rijn
Artemisa
Sala A
Artemisa, se dispone a beber las
cenizas de su difunto esposo Mausolo
de una copa que le ofrece una
sirvienta. Al fondo la figura de una
enigmática anciana se adivina entre
la penumbra.
Es una obra alusiva a la fidelidad y al
amor conyugal, con la que parece que
el pintor está aludiendo a su
matrimonio con Saskia van
Utylenbroch celebrado el mismo año
en que firma el cuadro.
Realizado en el periodo de máxima
actividad artística de Rembrandt, la
utilización dirigida de la luz logra
resaltar la figura ante el fondo negro,
recurso tenebrista propio de
Caravaggio (1573 1610), adquirido a
través de la obra de su maestro Peter
Lastman (1583 1633).
Indice
Anónimo
Ofrenda de Orestes y Pílades (Grupo de San Ildefonso)
Planta Baja Sala 71
La escultura representa a Orestes y
Pílades, modelos legendarios de
amistad, ofreciendo un sacrificio por
haber vuelto de la Táuride con la
imagen de Artemisa (la estatuilla
representada), acto que purificó a
Orestes de su castigo divino. Otros
autores identificaron las estatuas con
los hermanos Cástor y Pólux.
En época moderna fue añadido al
torso izquierdo el retrato romano de
Antínoo. Creación del clasicismo
augusteo, el grupo escultórico es un
soberbio reflejo del eclecticismo de esta
época.
Indice
Leoni, Pompeo
El emperador Carlos V y el Furor
Planta Primera Sala 1
Carlos V encarga la obra a Leone, junto con
otras siete esculturas más - tres de bronce y
cuatro de mármol -, en 1549. La
representación iconográfica del grupo es
invención propia del artista, plasmando la
grandeza y dignidad del Emperador,
aludiendo al conjunto de sus victorias y de su
vida como pacificador. La estatua del Furor
está directamente inspirada en la evocación
que hace Virgilio de la estirpe de Augusto
( La Eneida I, 259). Firmado y fechado por
su hijo Pompeo sobre la base, tiene una
inscripción alrededor del pedestal.
Indice
Anónimo
Salero de ónice con sirena de oro
Planta Segunda Sala 101
Se considera la obra más importante del
conjunto conocido como Tesoro del
Delfín. La pieza representa una sirena,
luciendo un tocado de plumas
esmaltadas, con el torso y los brazos
decorados con rubíes y diamantes, las
extremidades inferiores esmaltadas en
azul, sujetando un recipiente esculpido
en ágata y apoyada en un pedestal de la
misma piedra y esmaltes.
Posible salero que sigue modelos datables
en la primera mitad del siglo XVI y como
fuente formal se han citado las obras del
italiano Benvenuto Cellini (1500-1570),
especialmente su célebre salero
perteneciente a la colección del
Kunsthistorisches Museum de Viena.
Indice
Indice
• El Prado ocupa aproximadamente 45.000 m2 y tuvo 2.652.924 visitantes en
2007.
• La colección está formada por aproximadamente : 7.600 pinturas, 1.000
esculturas, 3.000 estampas y 6.400 dibujos, además de un amplio número
de objetos de artes decorativas y documentos históricos.
• Ningún museo o colección en el mundo alberga tantas y tan importantes
obras de los siguientes artistas como el Museo del Prado:
• Goya (133 pinturas, incluyendo casi todos sus cartones para tapices)
• Tiziano (40 pinturas), junto con importantes series de Tintoretto y
Veronés
• El Greco (36)
• Patinir (varias de sus obras maestras, de su cortísima producción)
• Rubens (alrededor de 80 obras, algunas pintadas a dúo con otros
artistas)
• Velázquez (unas 45 pinturas, de las apenas 100 catalogadas)
• Eduardo Rosales, con casi 200 obras, entre pinturas y dibujos.
• En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede unas 1300 obras
• 3100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en
diversos museos e instituciones oficiales, y el resto se conserva en
Datos y curiosidades del Museo del Prado
Indice
• En el museo se encuentra el cuadro llamado La Gloria pintada por
Tiziano para Carlos V, que junto al retrato de la Emperatriz le
acompañarían en su retiro del monasterio de Yuste en Cáceres,
Extremadura.
• Se guarda también el Retrato ecuestre de la reina Margarita del pintor
Bartolomé González, mostrando dos de las joyas más famosas del
Joyero de la Corona de España: la perla llamada Peregrina (que
actualmente se cree identificar por algunos con la que está en
poder de Elizabeth Taylor) y el diamante el Estanque, hallado en
tierra de Madrid y tallado por Jacome Trezzo.
• Se encuentran asimismo las pinturas con que Goya decoró su finca
de Madrid llamada «La quinta del sordo». Adquirida la propiedad
por el barón Emil d’Erlanger, ordenó su traslado a lienzo y, tras
presentarlas en París, al no despertar el interés del Museo del
Louvre, decidió legarlas al Prado.
• En sus inicios, el museo abría apenas dos o tres días a la semana,
y cerraba siempre que llovía, se supone que para evitar
masificaciones y suciedad. Por otro lado, durante un tiempo las
salas de escultura no estuvieron debidamente pavimentadas, y el
Datos y curiosidades del Museo del Prado
Indice
Indice
Ampliación de Rafael Moneo (El cubo
de Moneo)
Indice
Claustro de los Jerónimos
• Siguiendo el proyecto de Rafael
Moneo, en 2007 se ha culminado
la mayor ampliación del Museo
en sus casi doscientos años de
historia. Esta ampliación no ha
supuesto cambios sustanciales
para el Edificio Villanueva,
centrándose en una ampliación
hacia el claustro de los Jerónimos
(el Cubo de Moneo) de forma que el
museo cuente con una superficie
nueva para actividades
complementarias.
Indice
Museo del Prado claustro de los Jerónimos (El cubo de
Moneo)
Indice
Vestíbulo ampliación Museo del Prado
Indice
• La conexión entre ambos edificios se ha efectuado subterráneamente,
aprovechando el desnivel entre los Jerónimos (calle Ruiz de Alarcón) y el Paseo
del Prado. La ampliación se presentó el 27 de abril de 2007 si bien la inauguración
oficial no tuvo lugar hasta medio año después, el 30 de octubre de 2007, con una
selección de la colección de pintura española del siglo XIX, que había
permanecido almacenada unos once años.
Indice
Indice
Entrada al Museo del Prado por la parte ampliada
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
El convento de San Jerónimo «el Real», conocido
popularmente como «Los Jerónimos», fue uno de los más
importantes de Madrid, si bien de él ya sólo queda la iglesia. El
claustro, fue muy deteriorado por el ejército napoleónico y
actualmente ha quedado incorporado a la ampliación del Museo
del Prado, diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, lo que
Indice
Indice
monasterio de San Jerónimo se realizó en estilo gótico tardío con influencias ren
Indice
Vista nocturna del convento de San Jerónimo «el Real»,
Octub
re
2008
Volum
en
I
Documentación y cuadros:
http://www.museodelprado.es/
es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prad
o
Fotos:
Propias y Flickr.com

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (13)

Em Museo Del Prado
Em Museo Del PradoEm Museo Del Prado
Em Museo Del Prado
 
Em Museo Del Prado
Em Museo Del PradoEm Museo Del Prado
Em Museo Del Prado
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
El Museo del Prado
El Museo del PradoEl Museo del Prado
El Museo del Prado
 
Em Museo Del Prado
Em Museo Del PradoEm Museo Del Prado
Em Museo Del Prado
 
Muse del Prado
Muse del PradoMuse del Prado
Muse del Prado
 
Museo del pradocompleto
Museo del pradocompletoMuseo del pradocompleto
Museo del pradocompleto
 
Em Museo Del Prado
Em Museo Del PradoEm Museo Del Prado
Em Museo Del Prado
 
Museo Del Prado(Completo)
Museo Del Prado(Completo)Museo Del Prado(Completo)
Museo Del Prado(Completo)
 
El Museo Del Prado Nuevas Salas
El Museo Del Prado Nuevas SalasEl Museo Del Prado Nuevas Salas
El Museo Del Prado Nuevas Salas
 
Museo Del Prado
Museo Del PradoMuseo Del Prado
Museo Del Prado
 
Museo Del Prado
Museo Del PradoMuseo Del Prado
Museo Del Prado
 
M psin animaciones
M psin animacionesM psin animaciones
M psin animaciones
 

Similar a Museo Del Prado (18)

Viaje por el museo del prado
Viaje por el museo del pradoViaje por el museo del prado
Viaje por el museo del prado
 
Museu do Prado
Museu do PradoMuseu do Prado
Museu do Prado
 
Museu do Prado
Museu do PradoMuseu do Prado
Museu do Prado
 
Museu do Prado
Museu do Prado Museu do Prado
Museu do Prado
 
Museo del Prado
Museo del PradoMuseo del Prado
Museo del Prado
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
Museo Del Prado Completo
Museo Del Prado CompletoMuseo Del Prado Completo
Museo Del Prado Completo
 
Em museo del_prado
Em museo del_pradoEm museo del_prado
Em museo del_prado
 
Em museo del prado
Em museo del pradoEm museo del prado
Em museo del prado
 
Museodelprado 2
Museodelprado 2 Museodelprado 2
Museodelprado 2
 
Folleto Colección Banco Santander
Folleto Colección Banco SantanderFolleto Colección Banco Santander
Folleto Colección Banco Santander
 
El Arte del Renacimiento " Obras"
El Arte del Renacimiento " Obras"El Arte del Renacimiento " Obras"
El Arte del Renacimiento " Obras"
 
Renacimiento
RenacimientoRenacimiento
Renacimiento
 
2. . MUSEO NACIONAL DE LA EDAD MEDIA-CLUNY- PARIS
2. . MUSEO NACIONAL DE LA EDAD MEDIA-CLUNY- PARIS2. . MUSEO NACIONAL DE LA EDAD MEDIA-CLUNY- PARIS
2. . MUSEO NACIONAL DE LA EDAD MEDIA-CLUNY- PARIS
 
EL ARTE DEL BARROCO
EL ARTE DEL BARROCOEL ARTE DEL BARROCO
EL ARTE DEL BARROCO
 
Hermitage en el prado
Hermitage en el pradoHermitage en el prado
Hermitage en el prado
 
Museo del prado
Museo del pradoMuseo del prado
Museo del prado
 
4. arte gotico (2)
4. arte gotico (2)4. arte gotico (2)
4. arte gotico (2)
 

Más de Juan Ignacio B.

Más de Juan Ignacio B. (20)

Himno a la Virgen de la Almudena
Himno a la Virgen de la AlmudenaHimno a la Virgen de la Almudena
Himno a la Virgen de la Almudena
 
Gracias María
Gracias MaríaGracias María
Gracias María
 
Ella es nuestra Madre María
Ella es nuestra Madre MaríaElla es nuestra Madre María
Ella es nuestra Madre María
 
El Ángel del Señor
El Ángel del SeñorEl Ángel del Señor
El Ángel del Señor
 
Dichosa tu María
Dichosa tu MaríaDichosa tu María
Dichosa tu María
 
La vita di María
La vita di MaríaLa vita di María
La vita di María
 
Ave María purisima
Ave María purisimaAve María purisima
Ave María purisima
 
Antes que el mundo hiciera
Antes que el mundo hicieraAntes que el mundo hiciera
Antes que el mundo hiciera
 
Madrecita
MadrecitaMadrecita
Madrecita
 
Resurrección 2016
Resurrección 2016Resurrección 2016
Resurrección 2016
 
Fotos Ganadoras
Fotos GanadorasFotos Ganadoras
Fotos Ganadoras
 
Nacidos entre 1935 -1960
Nacidos entre 1935 -1960Nacidos entre 1935 -1960
Nacidos entre 1935 -1960
 
Marcelino Champagnat - 2015
Marcelino Champagnat - 2015Marcelino Champagnat - 2015
Marcelino Champagnat - 2015
 
Escuchando a Marcelino
Escuchando a MarcelinoEscuchando a Marcelino
Escuchando a Marcelino
 
28 - Santa María del Mar
28 - Santa María del Mar28 - Santa María del Mar
28 - Santa María del Mar
 
27 - Siempre que digo Madre
27 - Siempre que digo Madre27 - Siempre que digo Madre
27 - Siempre que digo Madre
 
26 - Madre de los creyentes
26 - Madre de los creyentes26 - Madre de los creyentes
26 - Madre de los creyentes
 
25 - Venimos a ti María
25 - Venimos a ti María25 - Venimos a ti María
25 - Venimos a ti María
 
24 - María alegría de Dios
24 - María alegría de Dios24 - María alegría de Dios
24 - María alegría de Dios
 
23 - Dolorosa
23 - Dolorosa23 - Dolorosa
23 - Dolorosa
 

Último

Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2
Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2
Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2EusebioVidal1
 
la infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docx
la infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docxla infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docx
la infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docxNorbelisSuarez
 
DPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docx
DPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docxDPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docx
DPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docxSusanaDistancia
 
5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx
5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx
5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docxlunadara25
 
Línea de tiempo de la arquitectura.pptxd
Línea de tiempo de la arquitectura.pptxdLínea de tiempo de la arquitectura.pptxd
Línea de tiempo de la arquitectura.pptxdmvalderrama2024
 
EXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptx
EXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptxEXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptx
EXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptxmarilinperez13
 
Uasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bido
Uasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bidoUasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bido
Uasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bidobrunolebronbido0880
 

Último (8)

Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2
Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2
Pintor Dominicano, Eusebio Vidal pintura en acuarela 2
 
Tras Bambalinas, el equipo del museo.pdf
Tras Bambalinas, el equipo del museo.pdfTras Bambalinas, el equipo del museo.pdf
Tras Bambalinas, el equipo del museo.pdf
 
la infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docx
la infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docxla infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docx
la infancia y a la adolescencia dentro de los microsistemas.docx
 
DPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docx
DPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docxDPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docx
DPCC DENGUEweqe236rtu657u5y5rty4w65etgdrtgrtgryty.docx
 
5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx
5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx
5° PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL ARTE Y CULTURA 2024.docx
 
Línea de tiempo de la arquitectura.pptxd
Línea de tiempo de la arquitectura.pptxdLínea de tiempo de la arquitectura.pptxd
Línea de tiempo de la arquitectura.pptxd
 
EXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptx
EXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptxEXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptx
EXPOSICION MANUELA DIAPOSITIVA GRUPO.pptx
 
Uasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bido
Uasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bidoUasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bido
Uasd centro Barahona.pptx bruneleski lebron bido
 

Museo Del Prado

  • 1. • Pulsando cualquier tecla, la presentación avanza. • Pinchando en el Indice , y una vez en este, se puede seleccionar la parte de la presentación donde queremos ir. Octub re 2008 Volum en I
  • 2. Indice Paseo por el Museo del Prado • Origen del Museo del Prado • Interior del Museo • Obras Maestras • Curiosidades y datos interesantes • Ampliación del Museo • Plano • Alrededores del Museo
  • 4. Indice El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, que pasaría pronto a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al público en noviembre de 1819.
  • 5. Indice Descripción del edificio de Villanueva Está formado por un cuerpo central al que flanquean unas galerías alargadas que terminan en unos pabellones cuadrados en cuyo interior se cobijan las rotondas. El cuerpo central sobresale con una construcción que tiene seis columnas de orden toscano, un entablamento, una cornisa y un ático que lo remata. En su cara posterior, termina en forma semicircular o absidial, de tal modo que su plano adopta forma basilical. Originariamente, dicha estancia abarcaba las dos plantas de altura, y a finales del XIX se dividió en dos pisos. El inferior era la sala de juntas, hasta su reciente conversión en recibidor. La planta superior es la actual sala 12, presidida por Las Meninas. Las dos galerías laterales tienen dos plantas en altura. La inferior con unos ventanales profundos y alargados que acaban en un arco de medio punto y la superior con una galería de columnas jónicas (en la actualidad hay un tercer piso retranqueado, obra posterior).
  • 11. Indice • Después de una breve descripción de cada una de las colecciones. Se presentan las 50 Obras Maestras recomendadas en la Web del Museo del Prado, todas ellas, acompañadas de una
  • 12. Indice PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850 Con gran diferencia, la mayor y más importante colección del mundo. Cronológicamente abarca desde murales románicos del siglo XII hasta el final del siglo XIX. Sus ricas colecciones incluyen pintura medieval, con Bartolomé Bermejo, Juan de Flandes y Berruguete, renacentista, con autores como Pedro Machuca, Juan de Juanes y Juan Correa de Vivar, manierista con el protagonismo absoluto de El Greco, y barroca con Zurbarán, Ribera, Murillo y Velázquez. Sólo las colecciones de estos cuatro autores suman 200 pinturas. Del siglo XVIII, destacan aparte de Goya los bodegones de Luis Meléndez y la variada colección de Luis Paret, considerado el mejor pintor español de estilo rococó. Desde hace muchos años se trabaja en la puesta en valor de la pintura española del siglo XIX posterior a Goya, que incluye riquísimos y muy caudalosos fondos desde el Neoclasicismo hasta Sorolla; las pinturas de este siglo suman casi 3.700 obras en total (más de la mitad de todas las pinturas del museo). Entre las últimas novedades de la colección española antigua, destacan las compras de La condesa de Chinchón de Goya, El barbero del Papa de Velázquez y la
  • 13. Indice PINTURA ESPAÑOLA 1100-1850 Anónimo Soldado o Montero Yáñez de la Almedina, Fernando Santa Catalina Velázquez Vista del jardín de la Villa Medici de Roma Goya Perro semihundido Haes, Carlos de Perro La canal de Mancorbo en los Picos de Europa Románica y Gótica Renacimiento Siglo XVIII Barroca Siglo XIX
  • 14. Indice PINTURA ITALIANA Desde el primer Renacimiento, con unos pocos ejemplos de Fra Angélico, Mantegna, Antonello da Messina y Botticelli, hasta el siglo XVIII (Tiépolo y Corrado Giaquinto). También, ocho obras de Rafael y su taller, obras maestras de Correggio, Bronzino, Andrea del Sarto, Sebastiano del Piombo, Federico Barocci, Annibale Carracci, Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Luca Giordano... y la mayor colección mundial de la escuela veneciana (Tiziano, Tintoretto, Veronés y Bassano). Tiziano, Vecellio di Gregorio La bacanal de los andrios Carracci, Annibale Venus, Adonis y Cupido Batoni, Pompeo Francis Basset, I barón de Dunstanville
  • 15. Indice PINTURA FLAMENCA Primitivos flamencos como Weyden (El descendimiento de la cruz), Dieric Bouts, Petrus Christus y Hans Memling, y la mejor colección de El Bosco. Igualmente sobresalientes son las pinturas de Patinir, El Triunfo de la Muerte de Pieter Brueghel el Viejo y varias de Quentin Metsys y Pieter Coecke. Pintura flamenca del siglo XVII: una enorme colección de Rubens, más de 25 cuadros de van Dyck, varios de Jacob Jordaens, incluyendo su Autorretrato con su familia, y la serie de Los Cuatro Sentidos de Brueghel. Es una de las mejores colecciones flamencas del mundo, sólo comparable con la del museo de Viena. El Bosco Mesa de los pecados capitales Jordaens, Jacob Tres músicos ambulantes Teniers, David El Alquimista
  • 16. Indice PINTURA HOLANDESA La pintura holandesa del XVII tiene una presencia mucho más corta, aunque incluye La reina Artemisa de Rembrandt y ejemplos de Gabriel Metsu, Adriaen van Ostade, Mathias Stomer y Philips Wouwerman. Rembrandt Artemisa Claesz., Pieter Bodegón
  • 17. Indice PINTURA FRANCESA Apenas hay ejemplos anteriores a 1600, aunque los siglos XVII y XVIII cuentan con obras magistrales de Poussin, como El Triunfo de David y El Parnaso. Claudio de Lorena cuenta con varios paisajes magistrales, y hay un par de ejemplos de Simon Vouet. El tenebrismo cuenta con ejemplos llamativos de Georges de La Tour y Valentin de Boulogne. Retratistas de los borbones españoles, como Jean Ranc y Van Loo, tienen presencia junto a maestros rococós como Watteau y Boucher. . La Tour, Georges de Ciego tocando la zanfonía Poussin, Nicolas El Parnaso Lorena, Claudio de Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana
  • 18. Indice PINTURA ALEMANA Reducida en número, pero de gran calidad. Cuatro de las obras maestras de Alberto Durero, entre ellas su Autorretrato de 1498 y la pareja de tablas de Adán y Eva, así como una Virgen y dos curiosas escenas de cacería de Lucas Cranach, dos alegorías muy importantes de Hans Baldung Grien y, ya del siglo XVIII, un rico grupo de retratos de Anton Raphael Mengs. Alberto Durero Aautorretrato Lucas Cranach Cacería en honor de Carlos V en el castillo de Torgau Hans Baldung Grien Las edades y la
  • 19. Indice PINTURA BRITÁNICA Existe una pequeña colección de pintura inglesa, tanto de artistas nativos como de extranjeros que trabajaron de forma estable en aquel país: Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, Thomas Lawrence, David Roberts y ya de la época victoriana, Lawrence Alma-Tadema. David Roberts La Torre del Oro Alma Tadema, Sir Lawrence Escena pompeyana, o La siesta
  • 20. Indice ESCULTURA Escultura griega y romana, también del siglo XVI y posterior. Destacan las Musas que pertenecieron a Cristina de Suecia, y que tras la última ampliación se ubican en el recibidor oval, bajo la sala de Las Meninas. Anónimo El baile de las ménades Anónimo La emperatriz Sabina Anónimo El niño de la espina
  • 21. Indice ARTES DECORATIVAS El Tesoro del Delfín, valiosa colección de orfebrería y gemas talladas. Además el Museo guarda una rica colección de tapices, armaduras porcelanas, así como el caudaloso monetario que fue de Alberto Bosch
  • 22. Indice DIBUJOS Y ESTAMPAS Sobresale la colección de dibujos de Goya, la más amplia del mundo. Junto a ella, la colección de dibujos españoles del siglo XIX, con más de 3.000 obras originales, es de extraordinaria importancia. Las colecciones de dibujos extranjeros son más desiguales, aunque incluyen notables ejemplos italianos; de manera sorprendente, en fecha reciente se identificaron dos bocetos de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina.
  • 23. Indice Las 50 Obras Maestras, del Prado
  • 24. Indice La cacería de liebres muestra a un cazador a caballo -casi de frente como el Soldado-, con el tridente en la mano, lanzando tres perros para acosar a las liebres y llevarlas hasta la red tendida por el cazador Anónimo Cacería de liebres
  • 25. Indice Juan de Flandes concibe el espacio de esta Crucifixión con un punto de vista bajo, que evoca las composiciones de Mantegna y la dota de resonancias italianas, por el modo de disponer al los personajes con un dominio de líneas rectas que otorgan monumentalidad al conjunto. Para llamar la atención sobre Cristo Crucificado, situado en el centro, ante un fondo de paisaje, idea un semicírculo de figuras en torno a Él. A la originalidad del pintor flamenco al representar este tema iconográfico se suma su dominio técnico, patente en la forma de reproducir las calidades de las cosas como las piedras preciosas y el coral esparcidos por el suelo. Flandes, Juan de La Crucifixión Planta Baja Sala
  • 26. Indice Tabla central del Retablo de Santo Domingo de Silos de la parroquia de Daroca, Zaragoza, que representa al santo abad benedictino vestido de obispo. El personaje aparece sentado en un trono gótico decorado con estatuas policromadas de las siete virtudes, las teologales: Fe, Esperanza y Caridad y las cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. Destaca especialmente el extremo realismo del rostro de Santo Domingo y la fuerza de su mirada, características propias del arte flamenco que, en este caso, no son verídicas sino ideales, ya que fue en el siglo XI cuando el monje Domingo fundó, cerca de Burgos, el Monasterio de Silos, donde vivió. Este realismo contrasta con el abundante uso del oro que, como se había especificado en el contrato, no aparece embutido, como es habitual en Aragón. Bermejo, Bartolomé Santo Domingo de Silos entronizado como obispo
  • 27. Indice Berruguete, Pedro Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán La disposición del escenario y de las figuras reflejan la modernidad de Berruguete en cuanto a las nuevas tendencias compositivas. A su vez, la pintura ilustra su capacidad para la narración pictórica. La escena compone una magnífica crónica de la Castilla de tiempos de los Reyes Católicos. Los personajes vestidos a la moda del siglo XV, están dotados de una gran realidad y verismo, rozando lo anecdótico, como el personaje que duerme debajo del santo. Procede de la Sacristía de Santo Tomás de Ávila.
  • 28. Indice El Greco La Trinidad Planta Primera Sala 10a Basada en un grabado de Alberto Durero, es uno de los primeros encargos de El Greco en Toledo. El artista armoniza los conceptos de dibujo y color desarrollados respectivamente en el foco romano y veneciano. En los diferentes colores de los mantos destaca la contrastada gama de su paleta, que entronca con la de Tintoretto. También se pueden apreciar ecos de la obra de Miguel Ángel en la vigorosa anatomía de Jesús. La obra fue pintada para el ático del retablo del altar mayor de la Iglesia de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, por encargo de Diego de Castilla, deán de Toledo y albacea de doña María de Silva, enterrada en el convento. Fue adquirida en 1832 por Fernando VII al escultor Valeriano Salvatierra.
  • 29. Indice El Greco El caballero de la mano en el pecho Retrato de personaje desconocido, vestido con traje negro de cuello y puños de encaje y luciendo colgante y espada, detalle que destaca su condición de caballero. Una de las obras maestras del Renacimiento español y una de las más divulgadas de la producción de El Greco. Pintada en los primeros años del artista en Toledo, El caballero de la mano en el pecho se distingue por la expresividad de la mirada que el personaje mantiene fija en el espectador y el naturalismo en el gesto de la mano. Existen muy diversas interpretaciones entorno a la identidad del personaje y al significado del gesto, afirmando algunos que simboliza diferentes estados, como arrepentimiento o un juramento. Aunque existan dudas razonables, se ha llegado a identificar al caballero con Juan de Silva y Ribera, III marqués de Montemayor, alcalde del Alcázar de Toledo.
  • 30. Indice El Greco Adoración de los pastores Es una de las obras más importantes de la producción tardía del pintor; destinada al que iba a ser el panteón familiar dentro de la Iglesia Conventual de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo. Para tal efecto, el artista recuperó un tema que había tratado en diversos momentos de su carrera, un símbolo de resurrección y eternidad que acompañaría los restos del pintor, probablemente autorretratado en el pastor del primer término. Se ha pensado que escogió este episodio por el significado de su apellido (Theotocopoulus) y la palabra griega Theotokos (Madre de Dios). El panteón ideado dejó de ser tal muy pronto, y la tela cambió de ubicación dentro de la iglesia, sufriendo distintos deterioros. En 1954 fue adquirida para el Museo del Prado.
  • 31. Indice Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y El triunfo de Baco, o Los Es una de las obras más importantes de la producción tardía del pintor; destinada al que iba a ser el panteón familiar dentro de la Iglesia Conventual de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo. Para tal efecto, el artista recuperó un tema que había tratado en diversos momentos de su carrera, un símbolo de resurrección y eternidad que acompañaría los restos del pintor, probablemente autorretratado en el pastor del primer término. Se ha pensado que escogió este episodio por el significado de su apellido (Theotocopoulus) y la palabra griega Theotokos (Madre de Dios). El panteón ideado dejó de ser tal muy pronto, y la tela cambió de ubicación dentro de la iglesia, sufriendo distintos deterioros. En 1954 fue adquirida para el Museo del Prado.
  • 32. Indice Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y La Rendición de Breda, o Las Ambrosio Spínola, general genovés al mando de los tercios de Flandes, recibe del gobernador holandés, Justino de Nassau, las llaves de la ciudad de Breda, rendida tras un largo asedio. El hecho, acaecido el 5 de junio de 1625, se consideró en su momento un episodio clave de la larga guerra que mantuvieron los españoles para evitar la independencia holandesa. La obra, con clara finalidad de propaganda política, insiste en el concepto de clemencia de la monarquía hispánica. A diferencia de otros cuadros de historia contemporánea, Velázquez no se recrea en la victoria, y la batalla tan solo está presente en el fondo humeante. El pintor centra la atención en el primer plano en el que se desarrolla no tanto el final de la guerra como el principio de la paz.
  • 33. Indice Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y La fábula de Aracne, o Las Hilanderas Planta Primera Sala 15a Representación compleja y altamente intelectual del mito clásico de Aracne. El mito aparece representado en dos planos bajo la apariencia de un día cotidiano en la Fábrica de Tapices de Santa Isabel. Al fondo de la escena el rapto de Europa aparece hilado en el tapiz que cuelga de la pared y, ante él Atenea, vestida con armadura, castiga a Aracne. Las mujeres que observan el suceso, y que podríamos confundir con clientas de la fábrica, serían en realidad las jóvenes lidias testigos del momento. En primer término, las hilanderas representarían el desarrollo del concurso. Atenea, hilando en la rueda y Aracne devanando una madeja.
  • 34. Indice Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y La familia de Felipe IV, o Las Meninas Planta Primera Sala 12 El cuadro más famoso de Velázquez encierra una compleja composición construida a partir de una admirable habilidad para el uso de la perspectiva, de la plasmación de la luz y de la representación de la atmósfera. Las interpretaciones sobre el tema y la plasmación del mismo han sido múltiples. Las más numerosas subrayan la reivindicación de la nobleza de la pintura frente a las prácticas artesanales. Velázquez se autorretrata pintando el propio cuadro a la izquierda del lienzo, afirmando así la supremacía del arte de la pintura. La infanta Margarita (1651- 1673), vestida de blanco, aparece rodeada en el centro de la composición por sus damas de compañía, las “meninas” María Agustina de Sarmiento e Isabel de Velasco, dos bufones de la corte, María Bárbola y Nicolasito Pertusato, y un perro mastín. Detrás de ella, aparecen conversando un guardadamas, la dueña Marcela de Ulloa, y, en la puerta, al aposentador José Nieto. Los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria (1634- 1696), se reflejan en el espejo del fondo, dando lugar a un juego espacial de extraordinaria complejidad
  • 35. Indice Ribera, José de El sueño de Jacob Planta Primera Sala 26 El cuadro narra el sueño misterioso del patriarca Jacob, según relata el Génesis, quien aparece dormido, recostado sobre el brazo izquierdo. Detrás de él se encuentra un árbol y al otro lado la escala de luz por la que suben y bajan los ángeles. El asunto muestra la capacidad técnica de Ribera para construir un discurso metafórico. A través de la representación de un pastor tendido a descansar en el campo describe uno de los episodios bíblicos más conocidos. La visión en primer plano del personaje sólidamente construido y los rasgos realistas de la escena sirven para hacer verídico el sueño milagroso, que se describe en un haz de luz bajo un cielo azul y gris.
  • 36. Indice urillo, Bartolomé Esteban undación de Santa María Maggiore de Roma: I. El sueño del patricio Juan anta Primera Sala 28 Conjunto pictórico que representa el origen milagroso de la fundación de Santa Maria Maggiore de Roma. Fueron encargados para la iglesia sevillana de Santa María la Blanca, remodelada en los años posteriores a 1660 y concebidos como programa de exaltación mariana que desarrolló la bula papal de 1661 sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. El sueño del patricio Juan muestra la aparición de la Virgen al patricio y a su esposa mientras duermen, momento en el que María les encomendó que levantasen una gran iglesia bajo su advocación en el monte Esquilino con la planta diseñada por una milagrosa nevada.
  • 37. Indice Zurbarán, Francisco de Agnus Dei Planta Primera Sala 18 Imagen de devoción, muy difundida en la España del siglo XVII, que representa un Agnus Dei, el “Cordero de Dios” que alude al sacrificio de Cristo muriendo para salvar a la humanidad. Destaca la sencillez de la composición formada exclusivamente por la imagen del joven animal con las patas atadas y apoyado sobre un alféizar fuertemente iluminado por un único foco de luz. Zurbarán realizó seis versiones de este tema, con pequeñas variantes iconográficas, lo que indica que tuvo un relativo éxito entre la clientela privada. Ésta es la versión de mayor calidad y corresponde a su etapa de madurez artística.
  • 38. Indice Maíno, Fray Juan Bautista Recuperación de Bahía de Todos los Santos Planta Primera Sala 16 El 1 de mayo de 1625 don Fadrique de Toledo recuperó para España la importante plaza de Bahía de Todos los Santos en Brasil, ocupada un año antes por los holandeses. El cuadro, dividido en dos partes, representa el momento posterior a la batalla. A la derecha, el general español muestra un tapiz a los vencidos, en el que el rey Felipe IV está siendo coronado con el laurel de la victoria por el conde-duque de Olivares y por Minerva, pisando a la vez los cadáveres de la Herejía, la Ira y el Engaño, en alusión a los enemigos de la monarquía española. A la izquierda, Maíno optó por mostrar las consecuencias de la guerra, a través del sufrimiento de las víctimas representado en la mujer rodeada de niños que podría personificar la Caridad cristiana.
  • 39. Indice Sánchez Cotán, Juan Bodegón de caza, hortalizas y frutas Planta Primera Sala 18 Bodegón colocado en el interior de una alacena en el que se pueden observar apoyados en la superficie: un grupo de dos serines, dos jilgueros y dos gorriones en una caña, tres zanahorias, dos rábanos y un gran cardo blanco cerrando la composición. Y colgados del alfeizar superior: tres limones, siete manzanas, un jilguero, un gorrión y dos perdices rojas. La composición destaca por su sobriedad, intimismo e intensidad, características que se enfatizan gracias a la luz lateral que produce grandes sombras, creando una ilusión perfecta y plenamente realista propia de las naturalezas muertas pintadas por Cotán que se convertirán en el prototipo del bodegón español
  • 40. Indice Goya y Lucientes, Francisco de La maja desnuda Planta Primera Sala 29 Imagen de Venus desnuda, tendida sobre un diván de terciopelo verde con almohadas y colcha. La leyenda ha querido ver en la modelo a la duquesa de Alba, aunque también ha sido identificada con Pepita Tudó, amante de Godoy desde 1797. En 1800 aparece citada por primera vez en el palacio de Manuel Godoy sin su pareja, La maja vestida (P741), como sobrepuerta. En 1808 aparece mencionada por segunda vez junto a La maja vestida (P741), en el inventario realizado por Frédéric Quilliet, agente de José Bonaparte, de los bienes de Manuel Godoy, quien quizás las encargó. Y en 1813 se describe a las damas como Gitanas en el inventario de incautación de bienes de Godoy por el rey Fernando VII.
  • 41. Indice Goya y Lucientes, Francisco de La familia de Carlos IV Planta Primera Sala 32 Destaca el cuidado en el diseño de los trajes, a la última moda, de las joyas, posiblemente creaciones del joyero de la corte Chopinot y de las condecoraciones, como la banda de la Orden de Carlos III, de la recién creada Orden de María Luisa, el Toisón de Oro y las cruces de la Inmaculada y de San Jenaro. La armoniosa, clara y a un tiempo compleja composición, revela la maestría del artista. La sutil definición de los caracteres atestigua la capacidad del pintor para analizar al ser humano.
  • 42. Indice ya y Lucientes, Francisco de 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío nta Primera Sala 39 Representación de los fusilamientos de patriotas de Madrid por el ejército de Napoleón, como represalia al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la ocupación francesa. Los soldados franceses, de espaldas a la derecha de la composición, apuntan a los madrileños que han de morir. El dramatismo y la tensión de la escena quedan subrayados por el uso de la luz, que ilumina fuertemente a los héroes permitiendo diferenciar sus caracteres y actitudes en un detallado estudio psicológico de los personajes.
  • 43. Indice Goya y Lucientes, Francisco de Saturno devorando a un hijo Planta Baja Sala 67 Las pinturas murales que decoraron la casa de Goya conocida como la “Quinta del Sordo”, se han popularizado con el título de Pinturas Negras por el uso que en ellas se hace de los pigmentos oscuros y negros y también por lo sombrío de los temas. El carácter privado e íntimo de esta casa, hizo que el artista se expresara en estas obras con gran libertad. Pintadas directamente sobre los muros, la técnica empleada debió de ser mixta, pues los análisis químicos revelan el empleo de aceites en su composición. Todas las pinturas fueron mandadas trasladar a lienzo por el barón Émile d'Erlanger, quien adquirió la Quinta en 1873. Las obras sufrieron enormemente con este traslado, perdiendo gran cantidad de capa pictórica en el proceso. Finalmente el Barón donó las pinturas al Estado, siendo destinadas al Museo del Prado, donde se exponen desde 1889. Saturno, en el momento de devorar a uno de sus hijos, es una de las imágenes más expresivas de las Pinturas Negras. Ocupaba el muro de enfrente al de La Leocadia (P754) en la sala de la planta baja de la Quinta del Sordo.
  • 44. Indice Meléndez, Luis Egidio Bodegón: un trozo de salmón, un limón y tres vasijas De una fase avanzada en la producción del pintor puede ser considerado este soberbio exponente de su virtuosismo en la captación de los elementos, todos ellos tratados con un lenguaje directo y realista. En primer término, un limón se contrapone, aislado, al grupo que constituyen una rodaja de salmón fresco y varios cacharros de cocina; estos últimos son una vasija de cobre, un perol del mismo metal y un puchero de Alcorcón sobre el cual, a modo de tapa, figura un trozo de loza; detrás se adivina el mango, posiblemente de un cucharón. El plano que sustenta el conjunto desaparece en el fondo, subrayado su límite por una cucharilla de largísimo asidero
  • 45. Indice Rosales Gallinas, Eduardo Doña Isabel la Católica dictando su testamento Rosales representó el momento en que la Reina Católica dicta su testamento en Medina del Campo el 12 de octubre de 1504, días antes de morir. En una estancia regia casi sumida en la penumbra, bajo una cama de dosel, destaca Isabel, con una medalla de la Orden de Santiago colgada del pecho. El blanco de las ropas de cama contrasta con los colores apagados de los presentes. La única nota de color la crea el manto rojo de un apesadumbrado rey Fernando, quien tiene a su lado a su hija Juana. En el grupo de los asistentes se reconoce a Cisneros vestido con el hábito cardenalicio.
  • 46. Indice Sorolla y Bastida, Joaquín Chicos en la playa Tres niños desnudos, tendidos boca abajo se divierten en una playa, disfrutando de los últimos coletazos de las tranquilas olas. Sorolla conjuga en esta pintura dos temas que fueron objeto de su atención en numerosas ocasiones: los niños y la playa. Estas escenas cargadas de luz marcaron definitivamente la estética que hizo tan popular al artista. El color abordado con un exquisito análisis es otra de las características de sus pinturas de exteriores, y en este ejemplo sobresale el pelo rubio del chico en el centro de la composición, cuyo color se confunde con el de la cálida arena. La pincelada larga y jugosa, construye la pintura con tintas de gran expresividad.
  • 47. Indice Angelico, Fra La Anunciación Planta Baja Sala 49 Retablo pintado para el convento de Santo Domingo en Fiesole, cerca de Florencia. La tabla central muestra bajo el pórtico la Anunciación del Arcángel Gabriel a María y, a su izquierda, la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. La condenación y salvación del hombre. En el banco o predela se narran escenas de la vida de la Virgen: Nacimiento de María y los Desposorios con San José, Visitación de María a su prima Santa Isabel, Nacimiento del Niño Jesús, la Presentación del Niño en el Templo y la Dormición de la Virgen con Cristo recogiendo su alma. Fra Angelico, también conocido como Beato Angelico, dedicó su obra exclusivamente a los temas religiosos pues entendía el arte como un aspecto de la devoción religiosa. Particularmente minucioso en los detalles y calidades de los objetos, naturaleza y personajes representados, Fra Angelico aúna en su estilo de la tradición tardogótica italiana con el nuevo lenguaje renacentista. Ejemplo de ello es la profundidad espacial de la arquitectura que, aunque sigue las recomendaciones de Brunelleschi de centrarse en un escenario cuadrado y sin adornos, denota algunos fallos propios de una obra temprana en la producción del artista.
  • 48. Indice Mantegna, Andrea El Tránsito de la Virgen Planta Baja Sala 49 Esta escena muestra el último momento terrenal de la Virgen María quien, según los Evangelios Apócrifos fue elevada por Cristo al Reino de los Cielos en cuerpo y alma tras su muerte terrenal, momento también conocido como la “Dormición de la Virgen”. La composición de esta pintura está dominada por la búsqueda de la perspectiva, conseguida especialmente gracias a la geometría del dibujo del pavimento, al juego de escala de tamaños de las figuras y a la ventana del fondo que actúa como “punto de fuga”. También es digno de destacar la fuerte individualización de las fisonomías de los personajes, así como la maestría en la ejecución del paisaje, siendo una de las primeras representaciones topográficas reconocibles de la pintura italiana.
  • 49. Indice Messina, Antonello de Cristo muerto, sostenido por un ángel Planta Baja Sala 49 En la pintura de Antonello, de gran virtuosismo técnico, convive una caligrafía minuciosa de origen nórdico, perceptible en el paisaje o el cabello de Cristo, con un tratamiento monumental de la anatomía y una preocupación por el volumen y la perspectiva claramente meridionales.
  • 50. Indice Rafael El Cardenal Planta Baja Sala 49 Retrato de un cardenal que se ha identificado con los cardenales Alidosi, Bibbiena, Cybo o Trivulzio. Esta obra fue pintada en Roma, momento en el que Rafael culminó su capacidad para pintar las personas más reales de lo que son, que le reconocían sus contemporáneos. La composición deriva de la Gioconda de Leonardo da Vinci, pues en ambos casos el modelo aparece sentado, formando un triángulo con su cuerpo y su brazo. Resultan especialmente sorprendentes los contrastes cromáticos entre el brillante rojo del capelo, la manga blanca y el rostro del cardenal, gracias al uso de las luces. Esta característica y la minuciosidad de la pincelada otorgan un carácter tridimensional al retratado, que deja vislumbrar el interés por la escultura que Rafael tenía en esos años.
  • 51. Indice Tiziano, Vecellio di Gregorio El emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg Planta Primera Sala 11 Retrato ecuestre del emperador Carlos V (1500-1558) conmemorativo de la victoria en Mühlberg de las tropas imperiales sobre las protestantes. La aparente sencillez de la composición esconde una compleja simbología que muestra al Monarca en su doble condición de caballero cristiano y heredero de la tradición imperial romana. Ejemplo de ello es la lanza que sostiene el Emperador con su mano derecha y que siendo el símbolo del poder de los césares, también hace referencia al arma de San Jorge y a la lanza que portaba Longinos durante la Pasión de Cristo (soldado romano que clavó su lanza en el costado de Cristo y que a continuación se convirtió al cristianismo).
  • 52. Indice Tiziano, Vecellio di Gregorio La bacanal de los andrios Planta Primera Sala 7a Celebración de los efectos del vino en la isla de los Andrios, en la que la bebida manaba de un arroyo por gracia del dios Baco. Una ninfa aparece desnuda en primer término y al fondo sobre el montículo, yace Sileno, asiduo acompañante del dios. El pasaje de la partitura situada en el centro inferior de la composición ha sido atribuido al músico flamenco, activo en la corte de Ferrara, Adriaen Willaert. Su letra, “Qui boyt et ne reboyt il ne seet que boyre soit” hace referencia a la celebración del vino por parte de hombres y dioses.
  • 53. Indice Veronese, Paolo Venus y Adonis Planta Baja Sala 75 Venus abanica a Adonis, que descansa sobre sus rodillas, mientras mira a Cupido abrazar un perro. Esta obra fue concebida como pareja de Céfalo y Procris (Museo de Estrasburgo), y ambas ilustran pasajes de Las Metamorfosis de Ovidio, en este caso el Libro X, dedicados a amores truncados por la muerte repentina y fortuita de uno de los amantes. La pintura muestra el último instante de felicidad de los amantes antes de la muerte de Adonis por los colmillos de un jabalí. Veronés optó por mostrar la psicología del amor, plasmada en el rostro ensombrecido de Venus, conocedora de la suerte que aguarda a su amado. Realizada tras una posible estancia en Roma, Veronés se inspiró en la escultura helenística de El niño de la oca para la figura de Cupido y en el Endimión de un sepulcro conservado en la Basílica romana de San Juan de Letrán para Adonis.
  • 54. Indice Tintoretto, Jacopo Robusti El Lavatorio Planta Baja Sala 75 Escena del Nuevo Testamento (Juan 13, 1-20) que muestra el momento justo anterior a la Última Cena, en el que Jesús se dispone a lavar los pies de San Pedro, como ejemplo de humildad y servicio al prójimo. El desplazamiento a un lateral de los actores principales, Cristo y San Pedro, responde a su emplazamiento original en el muro derecho del presbiterio de San Marcuola, de tal modo que la acción de Cristo lavando los pies a San Pedro era la parte de lienzo más próxima a la feligresía.
  • 55. Indice Correggio Noli me tangere María Magdalena, de rodillas y ricamente vestida a la moda del siglo XVI, reconoce a Cristo resucitado en la figura de un hortelano. El detallismo con que la obra está pintada delata el destino del encargo, la capilla de la familia Ercolani en Bolonia, uno de los pocos encargos privados realizados por Correggio tras regresar a Parma en 1520 después de su estancia de formación en Roma. La composición es de un equilibrio extraordinario, en el que se contrarrestan la inestabilidad de la figura de la Magdalena con la serenidad de Cristo frente a un paisaje iluminado por la luz del amanecer.
  • 56. Indice Caravaggio David vencedor de Goliath Planta Primera Sala 5 David, vencedor de Goliath se inclina sobre el cuerpo muerto de su enemigo dispuesto a atar la cabeza degollada a modo de trofeo. El cuadro muestra la última escena de la batalla entre filisteos e israelitas narrada en el Antiguo Testamento (Samuel 17, 51), en la que David mata al gigante Goliath con la sola ayuda de una piedra y una honda trayendo la victoria al pueblo de Israel. La autoría de esta pintura ha sido controvertida, pero hoy en día se acepta unánimemente la atribución al maestro
  • 57. Indice Gentileschi, Orazio Lomi de Moisés salvado de las aguas Planta Primera Sala 4 Moisés es depositado por su madre en una cesta que abandona en el Nilo, de donde es salvado por la hija del Faraón (Éxodo 2). Gentileschi tuvo una primera formación en Florencia para luego trasladarse a Roma donde fue amigo de Caravaggio, realizando obras próximas a su estilo que interpreta de forma personal. Posteriormente trabajó en Génova y en París, pasando después a Londres, donde acabó su vida. Este lienzo de carácter sofisticado y elegante, con suntuosas gamas cromáticas, fue pintado durante su estancia en la corte de Carlos I de Inglaterra como regalo del artista a Felipe IV de España.
  • 58. Indice Tiepolo, Giambattista Inmaculada Concepción Planta Primera Sala 23 La Virgen María aparece sobre la bola del Mundo y la media luna, pisando la serpiente del Pecado Original, coronada por la paloma del Espíritu Santo y rodeada por ángeles y por algunos de los símbolos marianos. Éstos son la vara de azucenas, la palmera, la fuente y el espejo. Esta escena muestra la manera tradicional de representar la Inmaculada Concepción de la Virgen, que fue concebida sin pecado original. La obra fue un encargo Real para la Iglesia de San Pascual de Aranjuez. El boceto para este lienzo se conserva en las Courtauld Institute Galleries de Londres.
  • 59. Indice Weyden, Roger van der El Descendimiento Planta Baja Sala 58 El gran maestro de Tournai centra la composición en la Compassio Mariae, la pasión que experimenta la Virgen ante el sufrimiento y la muerte de su Hijo. Weyden maneja con maestría las figuras representadas en un espacio limitado al fondo y en los extremos, donde los movimientos opuestos y complementarios de San Juan y la Magdalena cierran la composición. En el interior de ese espacio sobresale el juego de diagonales paralelas que diseñan los cuerpos de Cristo y de María, poniendo de manifiesto su doble pasión. Impactan los gestos, la contención con que se expresan los sentimientos y el juego de curvas y contra curvas que une a los personajes.
  • 60. Indice El Bosco El jardín de las Delicias, o La pintura del madroño Planta Baja Sala 56a En el tríptico abierto se incluyen tres escenas. La tabla izquierda está dedicada al Paraíso, con la creación de Eva y la Fuente de la Vida, mientras la derecha muestra el Infierno. La tabla central da nombre al conjunto, al representarse en un jardín las delicias o placeres de la vida. Entre Paraíso e Infierno, estas delicias no son sino alusiones al Pecado, que muestran a la humanidad entregada a los diversos placeres mundanos. Obra de carácter moralizante, es una de las creaciones más enigmáticas, complejas y bellas de El Bosco, realizada en la última etapa de su vida. Adquirida en la almoneda del prior don Fernando, hijo natural del gran duque de Alba, Felipe II la llevó a El Escorial en 1593.
  • 61. Indice Patinir, Joachim El paso de la laguna Estigia Planta Baja Sala 56a Según la tradición clásica, el barquero Caronte atravesaba en su barca la laguna Estigia con las almas de aquellos que accedían al Infierno. En el mundo cristiano medieval este tema fue sacralizado al convertirlo en una elección entre el Bien y el Mal. Aquí Patinir sitúa un ángel en el lado izquierdo, que señala el difícil camino hacia el Paraíso, pese a que el alma se encamina ya al acceso del Infierno, donde vigila la entrada el Cancerbero, o perro de tres cabezas.
  • 62. Indice Moro, Antonio María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II Planta Baja Sala 55 Hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, María Tudor nació en 1516 y subió al trono de Inglaterra en 1553. En 1554 casó con Felipe II y murió en 1558. Sentada sobre un rico sillón de terciopelo bordado, la Reina aparece vestida con traje gris rameado y sobretodo de terciopelo morado, rica indumentaria propia de su elevada condición, igual que las joyas que luce en el vestido, tocado, puños y cinturón. Del cuello cuelga un pinjante con una perla de lágrima. En la mano derecha sostiene una rosa encarnada propia de la familia Tudor y en la izquierda una pareja de guantes, símbolo asimismo de distinción. El retrato reúne la minuciosidad descriptiva característica de la pintura flamenca y el majestuoso distanciamiento propio de la dignidad de la retratada, que Moro supo captar magistralmente y que servirá de modelo a futuros retratos cortesanos.
  • 63. Indice Brueghel 'el Viejo', Pieter El triunfo de la Muerte Planta Baja Sala 56a La pintura reproduce un tema habitual en la literatura del medioevo como es la danza de la Muerte, que fue frecuentemente utilizado por los artistas nórdicos. Brueghel dotó a toda la obra de un tono pardo rojizo, que ayuda a dar un aspecto infernal a la escena, apropiado para el asunto representado. La profusión de escenas y el sentido moralizante utilizado por el autor, son parte de la influencia de El Bosco en su obra.
  • 64. Indice Rubens, Pedro Pablo Adoración de los Magos Planta Primera Sala 9b A la izquierda de la composición, bajo una columna clásica, el Niño ayudado por su madre, juega con los regalos que le ofrece uno de los Magos. Desde ese punto hacia la derecha se representa el resto de las figuras que componen el cortejo de los Reyes. En un primer momento la obra tenía unas dimensiones más pequeñas que las actuales. Cuando en 1628/1629 Rubens visitó España amplió la pintura hasta sus dimensiones actuales. En una franja superior incluyó dos ángeles de influencia tizianesca, incorporando otra franja a la derecha, donde hizo constar su autoría, autorretratándose sobre un caballo.
  • 65. Indice Rubens, Pedro Pablo Las tres Gracias Planta Primera Sala 9 Rubens las representó junto a una fuente, bajo una guirnalda de flores y ante un fondo de paisaje. Las figuras están inspiradas en la escultura clásica, visible en la intención de reproducir la frialdad del mármol en sus carnes. El ritmo circular y la elegante ondulación son características habituales en el artista, aspectos que se unen a las formas grandilocuentes y los colores cálidos que incorpora el pintor en las obras de sus últimos años.
  • 66. Indice Dyck, Anton van Sir Endymion Porter y Anton van Dyck Planta Primera Sala 10b El aristócrata aparece de frente y vestido de satén blanco, mientras que el pintor, de negro, está situado de perfil, más bajo, para no destacar por encima de la figura del aristócrata. El carácter excepcional de este retrato doble se justifica por la fuerte relación de afecto entre el pintor y su patrón, reforzada visualmente por la posición de sus manos sobre la roca, como símbolo de la fuerza de su amistad. Además, al retratarse junto a un noble, el artista está llamando la atención sobre su elevada condición social y dignificando indirectamente su labor de pintor como una actividad noble.
  • 67. Indice Poussin, Nicolas El Parnaso Planta Primera Sala 3 Representación del Parnaso, monte mitológico consagrado a Apolo y las Musas. Es una celebración de las Artes, especialmente de la Poesía. Apolo ofrece el néctar de los dioses a un poeta, probablemente Homero, coronado de laurel por Calíope, la musa de la poesía épica. En primer plano dos amorcillos ofrecen a los poetas el agua inspiradora que mana de la Fuente Castalia, personificada por la mujer desnuda. Inspirado en el fresco de Rafael en el Vaticano, es quizás un homenaje al poeta italiano Giovanni Battista Marino (1569 - 1625), mecenas de Poussin.
  • 68. Indice Durero, Alberto Autorretrato Planta Baja Sala 55b De medio cuerpo, ligeramente escorzado, Durero se pintó a si mismo junto a una ventana abierta a un fondo de paisaje montañoso. Viste de jubón blanco con guarniciones negras y camisa con puntilla dorada, pelo largo, gorra de listas blancas y negras con borlal, capa parda y guantes grises de cabritilla. La elección de unas ropas elegantes y aristocráticas y la mirada severa dirigida al espectador, con altiva serenidad, indican la voluntad del pintor de hacer ostentación de su situación social. Destaca la riqueza de detalles, la minuciosidad del tratamiento de las calidades y el brillante colorido, de entonación dorada, todo ello apoyado en un dibujo de impecable precisión La satisfacción de su propia capacidad artística se comprueba en la inscripción del alfeizar de la ventana, escrita en alemán: “1498, lo pinté según mi figura. Tenía yo veintiséis años Albrecht Dürer”.
  • 69. Indice Rembrandt Harmensz. van Rijn Artemisa Sala A Artemisa, se dispone a beber las cenizas de su difunto esposo Mausolo de una copa que le ofrece una sirvienta. Al fondo la figura de una enigmática anciana se adivina entre la penumbra. Es una obra alusiva a la fidelidad y al amor conyugal, con la que parece que el pintor está aludiendo a su matrimonio con Saskia van Utylenbroch celebrado el mismo año en que firma el cuadro. Realizado en el periodo de máxima actividad artística de Rembrandt, la utilización dirigida de la luz logra resaltar la figura ante el fondo negro, recurso tenebrista propio de Caravaggio (1573 1610), adquirido a través de la obra de su maestro Peter Lastman (1583 1633).
  • 70. Indice Anónimo Ofrenda de Orestes y Pílades (Grupo de San Ildefonso) Planta Baja Sala 71 La escultura representa a Orestes y Pílades, modelos legendarios de amistad, ofreciendo un sacrificio por haber vuelto de la Táuride con la imagen de Artemisa (la estatuilla representada), acto que purificó a Orestes de su castigo divino. Otros autores identificaron las estatuas con los hermanos Cástor y Pólux. En época moderna fue añadido al torso izquierdo el retrato romano de Antínoo. Creación del clasicismo augusteo, el grupo escultórico es un soberbio reflejo del eclecticismo de esta época.
  • 71. Indice Leoni, Pompeo El emperador Carlos V y el Furor Planta Primera Sala 1 Carlos V encarga la obra a Leone, junto con otras siete esculturas más - tres de bronce y cuatro de mármol -, en 1549. La representación iconográfica del grupo es invención propia del artista, plasmando la grandeza y dignidad del Emperador, aludiendo al conjunto de sus victorias y de su vida como pacificador. La estatua del Furor está directamente inspirada en la evocación que hace Virgilio de la estirpe de Augusto ( La Eneida I, 259). Firmado y fechado por su hijo Pompeo sobre la base, tiene una inscripción alrededor del pedestal.
  • 72. Indice Anónimo Salero de ónice con sirena de oro Planta Segunda Sala 101 Se considera la obra más importante del conjunto conocido como Tesoro del Delfín. La pieza representa una sirena, luciendo un tocado de plumas esmaltadas, con el torso y los brazos decorados con rubíes y diamantes, las extremidades inferiores esmaltadas en azul, sujetando un recipiente esculpido en ágata y apoyada en un pedestal de la misma piedra y esmaltes. Posible salero que sigue modelos datables en la primera mitad del siglo XVI y como fuente formal se han citado las obras del italiano Benvenuto Cellini (1500-1570), especialmente su célebre salero perteneciente a la colección del Kunsthistorisches Museum de Viena.
  • 74. Indice • El Prado ocupa aproximadamente 45.000 m2 y tuvo 2.652.924 visitantes en 2007. • La colección está formada por aproximadamente : 7.600 pinturas, 1.000 esculturas, 3.000 estampas y 6.400 dibujos, además de un amplio número de objetos de artes decorativas y documentos históricos. • Ningún museo o colección en el mundo alberga tantas y tan importantes obras de los siguientes artistas como el Museo del Prado: • Goya (133 pinturas, incluyendo casi todos sus cartones para tapices) • Tiziano (40 pinturas), junto con importantes series de Tintoretto y Veronés • El Greco (36) • Patinir (varias de sus obras maestras, de su cortísima producción) • Rubens (alrededor de 80 obras, algunas pintadas a dúo con otros artistas) • Velázquez (unas 45 pinturas, de las apenas 100 catalogadas) • Eduardo Rosales, con casi 200 obras, entre pinturas y dibujos. • En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede unas 1300 obras • 3100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos museos e instituciones oficiales, y el resto se conserva en Datos y curiosidades del Museo del Prado
  • 75. Indice • En el museo se encuentra el cuadro llamado La Gloria pintada por Tiziano para Carlos V, que junto al retrato de la Emperatriz le acompañarían en su retiro del monasterio de Yuste en Cáceres, Extremadura. • Se guarda también el Retrato ecuestre de la reina Margarita del pintor Bartolomé González, mostrando dos de las joyas más famosas del Joyero de la Corona de España: la perla llamada Peregrina (que actualmente se cree identificar por algunos con la que está en poder de Elizabeth Taylor) y el diamante el Estanque, hallado en tierra de Madrid y tallado por Jacome Trezzo. • Se encuentran asimismo las pinturas con que Goya decoró su finca de Madrid llamada «La quinta del sordo». Adquirida la propiedad por el barón Emil d’Erlanger, ordenó su traslado a lienzo y, tras presentarlas en París, al no despertar el interés del Museo del Louvre, decidió legarlas al Prado. • En sus inicios, el museo abría apenas dos o tres días a la semana, y cerraba siempre que llovía, se supone que para evitar masificaciones y suciedad. Por otro lado, durante un tiempo las salas de escultura no estuvieron debidamente pavimentadas, y el Datos y curiosidades del Museo del Prado
  • 77. Indice Ampliación de Rafael Moneo (El cubo de Moneo)
  • 78. Indice Claustro de los Jerónimos • Siguiendo el proyecto de Rafael Moneo, en 2007 se ha culminado la mayor ampliación del Museo en sus casi doscientos años de historia. Esta ampliación no ha supuesto cambios sustanciales para el Edificio Villanueva, centrándose en una ampliación hacia el claustro de los Jerónimos (el Cubo de Moneo) de forma que el museo cuente con una superficie nueva para actividades complementarias.
  • 79. Indice Museo del Prado claustro de los Jerónimos (El cubo de Moneo)
  • 81. Indice • La conexión entre ambos edificios se ha efectuado subterráneamente, aprovechando el desnivel entre los Jerónimos (calle Ruiz de Alarcón) y el Paseo del Prado. La ampliación se presentó el 27 de abril de 2007 si bien la inauguración oficial no tuvo lugar hasta medio año después, el 30 de octubre de 2007, con una selección de la colección de pintura española del siglo XIX, que había permanecido almacenada unos once años.
  • 83. Indice Entrada al Museo del Prado por la parte ampliada
  • 93. Indice El convento de San Jerónimo «el Real», conocido popularmente como «Los Jerónimos», fue uno de los más importantes de Madrid, si bien de él ya sólo queda la iglesia. El claustro, fue muy deteriorado por el ejército napoleónico y actualmente ha quedado incorporado a la ampliación del Museo del Prado, diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, lo que
  • 95. Indice monasterio de San Jerónimo se realizó en estilo gótico tardío con influencias ren
  • 96. Indice Vista nocturna del convento de San Jerónimo «el Real»,