Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

68228488 el-teatro-de-vanguardia-en-europa-de-las-primeras-decadas-del-siglo-xx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tendencias del Teatro
Tendencias del Teatro
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a 68228488 el-teatro-de-vanguardia-en-europa-de-las-primeras-decadas-del-siglo-xx (20)

Anuncio

Más reciente (20)

68228488 el-teatro-de-vanguardia-en-europa-de-las-primeras-decadas-del-siglo-xx

  1. 1. El TEATRO DE VANGUARDIA EN EUROPA DE LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX. El término vanguardismo (del francés avant-garde, término del léxico militar que designa a la parte más adelantada del ejército, la que confrontaría la «primera línea» de avanzada en exploración y combate) se utilizó posteriormente para denominar, en el terreno artístico, las llamadas vanguardias históricas, una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX que buscaban innovación en la producción artística. El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos que, desde planteamientos divergentes, abordan la renovación del arte o la pregunta por su función social, desplegando recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más aceptados de representación o expresión artística, en teatro, pintura, literatura, cine, arquitectura o música, entre otros. Es el movimiento teatral, surgido principalmente en Francia, en la primera mitad del siglo XX. Logró su auge rondando los años ’50, influenciado por autores como Alfred Jarry y Antonin Artaud, que lograron establecer los “cánones de la vanguardia”. Significaba negar las formas tradicionales establecidas para buscar un nuevo lenguaje escénico. Será así la vanguardia una nueva forma de hacer teatro, dentro de un mundo del absurdo, la incongruencia y la pesadilla, más emparentado al nihilismo y dejando de lado lo formal. El teatro utilizará aquí en el sentido convencional y tal como lo utiliza la crítica teatral y la historia del teatro, entendiendo por la vanguardia toda clase de novedades y experimentos estéticos que aparecen en Europa en los años veinte, como consecuencia de la Reforma Teatral, por una parte, y también todos los hechos teatrales relacionados con las vanguardias artísticas y literarias, por otra. En cuanto a la época contemporánea, el término «vanguardia» funciona en la crítica teatral como sinónimo del teatro del absurdo y el drama grotesco creados por los autores franceses, como Genet, Ionesco, Beckett. En los últimos años se da también el nombre de vanguardia a toda clase de experimentos estéticos y formales iniciados por los grupos independientes, teatros abiertos, comunas teatrales, etc. La historia de las tendencias vanguardistas en el teatro forman unos esfuerzos más bien individuales, que surgían a lo largo de este siglo, con las ideas de renovación del teatro como Reforma Teatral, la que se había producido en dicho siglo alcanzando cambiar totalmente la estética teatral y las formas de creación, sentando las bases a las nuevas convenciones y provocando numerosos experimentos, en cuanto a la arquitectura del edificio teatral, el escenario, la escenografía, la puesta en escena y actuación. representantes: Gregorio Martínez Sierra, autor y director de escena a quien la crítica compara con: Lugné-Poe en Francia, y su «Teatro de Arte» creado en el Teatro Eslava en Madrid, en 1917, con el «Théátre de 1' Oeuvre» en París. Cipriano Rivas Cherif, director de escena, escritor y crítico, alumno de Edward Gordon Craig, y Margarita Xirgu, la famosa actriz catalana, admiradora de Eleonora Duse y una gran partidaria de la
  2. 2. Reforma. Ella, en colaboración con Rivas Cherif, lleva a los escenarios españoles las obras de Lorca, Alberti, Valle-Inclán. En el teatro de Brossa se unen los deseos del arte moderno y de las últimas vanguardias: romper las barreras entre los géneros, crear unos lenguajes nuevos y unos géneros nuevos que abarquen todo el arte. EL TEATRO DEL ABSURDO. AUTORES REPRESENTATIVOS. El término teatro de lo absurdo o teatro absurdo proviene del uso filosófico de la palabra “absurdo” por pensadores existencialistas como Albert Camus y Jean-Paul Sastre. Especialmente Camus afirmaba que la humanidad tenía que resignarse a reconocer que una explicación completamente racional del universo estaba más allá de su alcance; en ese sentido, el mundo debe ser visto como absurdo. El Teatro del Absurdo se refiere a la tendencia en la literatura dramática que emerge en París, en especial en las obras de Arthur Adamov, Fernando Arrabal, Samuel Beckett, Jean Genet, Eugene Ionesco y Jean Tardieu. El dramaturgo del absurdo desmantelará el viejo universo cartesiano y su manifestación escénica. En el teatro del absurdo los personajes unas veces aparecen dotados de familia y trabajo, e ir perdiendo las características del ser humano; en otros casos los personajes se expresan como extrañas criaturas. Existe una lista elaborada por Esslin en la que se reflejan las viejas tradiciones teatrales utilizadas por los dramaturgos del absurdo, para expresar los problemas y las inquietudes del mundo contemporáneo. Esta lista comprende el teatro “puro”, los espectáculos dadaístas y surrealistas, las experiencias llevadas a cabo por Artaud con su “teatro de la crueldad” Y la innegable influencia ejercida en el teatro del absurdo por el teatro continental. Con todo esto, el legado literario y experiencias concretas, el teatro del absurdo crea su propio lenguaje como una voluntaria y violenta reacción ante el “convencional” lenguaje del teatro tradicional. En el teatro del absurdo, la situación inicial en la que se hallan colocados los personajes basta para revelar sus sentimientos y está basada en la representación visual. Sólo precisa de los objetos, los accesorios y el decorado. La escena de este teatro representa casi siempre un mundo vacío de sentido, poblado de objetos pesados y molestos que terminan por dominar a los personajes; y el lenguaje distancia al espectador y rompe la unidad orgánica de la sala y la escena, fundamentada en la existencia de un mundo de valores comunes. Pero esta función no puede ser más que pasajera, y el “grado cero” al que aspira constituye su horizonte y su limitación, dado que no cuenta con la colaboración del público, elemento imprescindible para el desarrollo pleno de un programa teatral. Los autores comenzaron a aglutinarse bajo la etiqueta de lo absurdo como una forma de acuerdo frente a la ansiedad, lo salvaje y la duda ante un universo inexplicable y recayeron en la metáfora poética como un medio de proyectar sus más íntimos estados. Es por ello que las imágenes del teatro absurdo tienden a asumir la calidad de la fantasía, el sueño y la pesadilla, sin interesarle tanto la aparición de la realidad objetiva como la percepción emocional de la realidad interior del autor Representantes:
  3. 3. Director teatral Max Reinhardt (1873-1943) realizó aportes fundamentales, reestructurando la puesta en escena a través de todos los recursos posibles: iluminación, decorados espectaculares, maquinaria y vestuario, además de incorporar al público a la obra y hacerlo participar. Llevaría a cabo, de esta manera, una renovación en el teatro. Eugene Ionesco Sus obras teatrales describen la ridícula y fútil existencia humana en un universo totalmente impredecible, en el cual las personas son incapaces de comunicarse unas con otras. Su pesimismo forma parte de la base del teatro del absurdo, un movimiento teatral que se lamenta de la falta de sentido de la condición humana. “El rinoceronte”, la obra quizá más conocida de Ionesco, los habitantes de una pequeña ciudad se transforman en rinocerontes. El personaje principal, prototipo del hombre normal al comienzo de la obra, va siendo apartado de la vida de la pequeña sociedad de su ciudad a medida que lucha contra el conformismo de sus habitantes. Antonin Artaud Una de las fuentes teóricas más potentes del Teatro del Absurdo fue “El teatro y su doble” originalmente publicada en 1938, quedan explícitos los puntos o temas que según la visión del autor cambiarían las formas de hacer teatro: dejar en un plano secundario el discurso o la palabra y el enfoque en la psicología de los personajes, pasando a ser la puesta en escena lo que esté por encima de todo. Alfred Jarry presenta en su obra “Ubú, rey” de 1896 una versión deformada e histriónica de la realidad. Repleta de furia y episodios de violencia, donde abundan la crueldad y los insultos-, hay claramente una intención crítica y satírica. Los personajes resaltan lo más débil y bajo del ser humano, como la hipocresía, el egoísmo y el despotismo. Aparte de los dramaturgos citados hay algunos escritores no franceses que han mostrado la influencia del teatro del absurdo como Harold Pinter y Tom Stoppard en Inglaterra; Gunter Grass y Meter Weiss en Alemania; Edward Albee, Israel Horovitz y Sam Shepard en EE.UU y el autor checo-vuelto- hombre-de-estado: Vaclac Havel. CÓMO SE PODRÍA REPRESENTAR “EL RINOCERONTE”. POSIBLILIDADES DE REPRESENTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/08/aih_08_1_019.pdf - Biblioteca de consulta Encarta 2003 http://mural.uv.es/lonasanz/absurdo.html

×