CARACTERÍSTICAS
      DE LA
ESCULTURA BARROCA:

     BERNINI
CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA BARROCA




        RENACIMIENTO   BARROCO




                         LÍNEAS CURVAS, CONTRACURVAS, ESCORZOS,
                         COMPOSICIONES EN DIAGONAL, ASIMETRÍA,
                         DESEQUILIBRIO



                         EFECTO PICTÓRICO Y TEATRAL
RENACIMIENTO   BARROCO




                 LÍNEAS CURVAS, CONTRACURVAS, ESCORZOS,
                 COMPOSICIONES EN DIAGONAL, ASIMETRÍA,
                 DESEQUILIBRIO



                 EFECTO PICTÓRICO Y TEATRAL
TEMAS
                                                                   RELIGIOSOS         Escenas de milagros
                                                                                      escenas de martirio
                                                                                      éxtasis de santos
                                                                                      alegorías
                ESCULTURA
                FUNERARIA

     En la tumba se representan
     los elementos de la muerte
     (esqueletos, cadáveres
     putrefactos, relojes de
     arena) con enorme
     realismo y al mismo tiempo,
     elementos de la gloria
     terrenal del difunto como
     una exaltación de su poder.


 RETRATOS




                                                        TEMAS MITOLÓGICOS

bustos                                    Decoran y embellecen palacios y jardines,
                      figuras ecuestres   así como las plazas de las ciudades.
BERNINI (1598- 1680)
                 Desarrolló su carrera casi por completo en Roma, aunque había
                 nacido en Nápoles en 1598. Su padre, Pietro Bernini, un escultor
                 de talento, del manierismo tardío, fue su primer maestro.
                 De carácter expansivo, brillante y hombre de mundo. Considerado
                 el Miguel Ángel del Barroco. Como él fue artista integral pues
                 cultivó todas las artes: poeta, pintor, arquitecto, urbanista y, sobre
                 todo, escultor. En su adolescencia es ya un artista reconocido.




Es la figura culminante del siglo XVII y un artista excepcionalmente dotado.
La perfección de su técnica es extraordinaria consiguiendo obtener del
mármol las calidades de los objetos (carne, telas, vegetales, etc.).
Bernini parte del estudio de la escultura helenística y de ella toma el
movimiento, la acción, el dramatismo y la violencia expresiva que se adaptan
tan bien al temperamento barroco.
La fama de la que gozó en vida le permitió rodearse de un taller de ayudantes
que colaboraron en sus obras. Incluso en muchas de ellas la participación de
Bernini se limitaba a la elaboración de un modelo en arcilla y a la supervisión
del proceso de copia en mármol y acabado de los detalles.
APOLO Y DAFNE

Dafne, nombre que en griego significa
laurel, era una ninfa hija del dios-río Peneo
que transcurre por la región de Tesalia.
El dios Apolo amaba a Dafne con una gran
pasión pero la ninfa no le correspondía y le
esquivaba. En una ocasión Apolo perseguía
a Dafne y ésta huía hacia las montañas para
evitarlo. Cuando el dios estaba a punto de
alcanzarla, la joven dirigió una plegaria a su
padre o bien a Zeus, suplicándole que la
metamorfoseara para poder escapar al
asedio del dios.
Su petición fue escuchada y concedida, y al
momento la joven comenzó a transformarse
en un laurel. De sus pies iban saliendo raíces
y sus extremidades se convertían en
frondosas ramas de árbol.
Diversidad de puntos de vista




               Líneas abiertas
El grito de horror de Dafne y el rostro perplejo
de Apolo nos muestran un contraste de              Contraste: superficie
actitudes y aspectos que reflejan el interés       pulida de la piel y
por la representación de las emociones y los       formas hirsutas de
afectos. Es la mejor plasmación del instante y     las ramas.
del movimiento en mármol.
La contraposición de los elementos y el uso del claroscuro
reflejan la fuente de la escultura helenística de la que bebe
Bernini.
También en el periodo helenístico existía esta percepción de
Apolo como un muchacho andrógino, joven y delgado, con un
peinado casi femenino, aspectos representados también en
esta estatua.
Venus sentía unos
TEMA MITOLÓGICO:                         enormes celos de la
                                         belleza de Proserpina, la
Metamorfosis de Ovidio.                  única hija de Júpiter y
Visión frontal que no                    Ceres; por eso incitó al
limita la multiplicidad de               Amor a herir a Plutón,
los puntos de vista.                     dios de los Infiernos, con
                                         uno de sus dardos y
                                         propiciar el encuentro
                                         entre Plutón y Proserpina.
                                         El dios, en su única
                                         subida al mundo terrenal,
                                         se enamoró de
      Ropajes y cabellos                 Proserpina y la raptó. Los
      ampulosos, quebrados.              gritos aterradores de la
                                         diosa llamaron la atención
                                         de Ceres, Venus, Minerva
                                         y Diana que intentaron
                                         evitar el rapto sin
BERNINI: Plutón y Proserpina             conseguirlo.
              1621-22. mármol. 2,95 m.
CAPTACIÓN PSICOLÓGICA:
Diferentes comportamientos        DINAMISMO
psicológicos de los personajes.   Composiciones abiertas
Estados anímicos                  y movidas.
contrapuestos.




                                     CARÁCTER
                                     MORALIZANTE:
                                     Se opone la
                                     brutalidad de Plutón a
                                     la belleza de
                                     Proserpina,
                                     confrontando el vicio
                                     con la virtud.
Carácter violento y dinámico. Se percibe la resistencia de Proserpina al rapto de
Plutón. Se aprecian diferentes texturas según la posición de las figuras.
                                                       Línea
                                                       serpentinata



                                                                                    Ropajes y
                                                                                    cabellos
                                                                                    ampulosos,
                                                                                    quebrados




                              Virtuosismo
                              técnico
DAVID
(1623) 170 cm. altura
Realizada en solitario con tan sólo 22
años de edad. Es la viva expresión de la
energía y el movimiento, totalmente
opuesto al David platónico de Donatello,
y comparable en hermosura al de
Miguel Ángel, al que supera en
vivacidad pero pierde el intimismo.
Es una obra de mármol, material que no
tiene secretos para él. En ella quiere
mostrarnos el espíritu combativo del
barroco.
Elige el momento en que David va a
atacar al gigante Goliat, estando todo su
cuerpo contraído, con unos músculos
en completa tensión, con lo que
demuestra el perfecto conocimiento que
posee de la anatomía humana.
El cuerpo se llena de energía y
movimiento, pero es sobre todo
en su rostro donde mejor se
aprecia la energía del momento,
con mirada violenta, mordiéndose el
labio superior, los ojos fruncidos, la
barbilla en tensión, son más
elocuentes que esos músculos en
tensión. Su David es de
dimensiones humanas, humano,
empequeñecido en su condición de
mortal en la que radica su
hermosura, frente al divino de Miguel
Ángel cuya hermosura radica en su
expresión, en su idealismo.
Energía, movimiento,
tensión del Barroco




   La serenidad
   renacentista
RENACIMIENTO


                                           BARROCO




ACCIÓN ACABADA    MOVIMIENTO EN POTENCIA   MOVIMIENTO EN ACTO
ÉXTASIS DE SANTA TERESA   Bernini tomó el texto de santa Teresa en el sentido místico
                          en el que fue escrito, e intenta que el alucinante
                          acontecimiento se manifieste de la manera más real y
                          concreta posible.

                          “Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión:
                          veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma
                          corporal, lo que no suele ser sino por maravilla. Aunque
                          muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos,
                          sino como la visión pasada, que dije primero. Esta visión
                          quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño,
                          hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los
                          ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben
                          ser los que llaman querubines, que los nombres no me los
                          dicen; más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de
                          unos ángeles a otros, y de otros a otros, que no lo sabría
                          decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del
                          hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía
                          meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las
                          entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me
                          dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan
                          grande el dolor, que me hacia dar aquellos quejidos; y tan
                          excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor,
                          que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con
                          menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual,
                          aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es
                          un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que
                          suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que
                          miento".
ÉXTASIS DE SANTA TERESA
                          Obra realizada a mediados del s. XVII.
                          Encargo de la familia Cornaro para la capilla
                          familiar en la iglesia romana de Santa María de
                          la Victoria.
                          Tema de actualidad pues la Santa había sido
                          conocida en 1622; en ella está presente el
                          espíritu de la Contrarreforma.
                          Se presenta la obra como un todo escénico.
                          La capilla: mármoles policromados y jaspes.

                          En la parte central de la capilla, tras el pequeño
                          altar y en un marco arquitectónico se encuentra
                          el hecho esculpido. No visible, en la parte
                          superior existe una ventana por la que introduce
                          la luz descendente hacia la escena.
                          Se ha policromado la ventana con colores
                          dorados más claros en el centro, en el que
                          destaca la figura de una paloma que guía las
                          decisiones.
                          El fondo es de alabastro. La escena principal
                          está sacada de la propia biografía de la santa
                          que en su capitulo segundo describe el éxtasis.
Modelo de barroquismo por su carácter escenográfico y por la
integración de la obra con el espacio que la rodea. Toda la
capilla está concebida como un teatro en el que se representa
la transverberación de la santa que aparece sobre una nube
suspendida sobre el altar como si flotara en el aire.
La Santa situada sobre una nube en
mármol más oscuro, se presenta con
el ropaje típico barroco, quebradizo,
voluminoso, lleno de claroscuro,
caída, en el mismo instante en que
un ángel la acaba de atravesar con la
flecha de la divinidad.
A su lado el ángel representado en
forma humana, sólo lo delatan las 2
alas desplegadas. Su sonrisa es
enigmática, su cara delicada e
iluminada. Se presenta vestido con la
típica vestimenta barroca aunque
menos voluminosa que la de la
santa.
COMPOSICIÓN: es muy dinámica
  y se concibe como el encuentro de
  dos poderosas diagonales. El altar
  es un conjunto unitario. El recurso
  de la luz de la ventana oculta la
  parte superior que deja resbalar
  los rayos de luz por los rayos de
  bronce tras el conjunto escultórico
  que dan una mayor emotividad
  casi pictórica al conjunto,
  acrecentando la atención del
  espectador al grupo del que se
  siente partícipe.

Bernini alcanza aquí cotas de
maestría difícilmente igualables en el
tratamiento del mármol que alcanza
calidades corpóreas de carne blanda
y temblorosa.
La luz juega con los tejidos en cuyos
pliegues, quebrados y agitados por el
furor místico de la santa, genera
espectaculares efectos lumínicos.
Para expresar el éxtasis místico
se recurre a recursos procedentes
del amor físico y así Santa Teresa
aparece como una amante
abandonada al placer…
…y el ángel como un cupido
clásico con una sonrisa de
marcado carácter erótico.




                             Contraste: actitud pasiva
                             de la santa frente a
                             acción del ángel.
La Santa cae y en su rostro se aprecia el
momento de éxtasis que vive, compaginando
el dolor físico con el placer espiritual.
Su rostro es todo un tratado de expresividad
en el que magistralmente se aprecia la
pérdida de conocimiento, ojos entrecerrados,
labios entreabiertos, conciencia totalmente
perdida.
Bernini utilizó la pintura, la escultura y la arquitectura, a los que añadió el recurso de la
iluminación natural para crear esta alucinante revelación. Creó un espectáculo que sorprende
al espectador. Insatisfecho por la limitada capacidad de las figuras aisladas o de los grupos
para crear una atmósfera envolvente, Bernini creó en la capilla Cornaro un espacio teatral con
una composición activa que dirige nuestra mirada, lo que pone en evidencia el esfuerzo para
dotar al conjunto de imágenes de una unidad integradora; y buscando efectos escenográficos
lo más reales posible, cubrió la bóveda de la capilla Cornaro con una imagen realista del cielo.
No se trata de una escultura en el sentido convencional, sino
que nos encontramos ante una escena pictórica enmarcada
por la arquitectura que nos incluye como participantes en una
celebración religiosa que quizás no sea tan representada
como revelada.




A ambos lados de la capilla sitúa
sendos balcones con arquitectura
simulada, donde los miembros de
la familia esculpidos en mármol
asisten como espectadores al
hecho teatral del éxtasis.
Detalle de los cardenales Cornaro, en la pared derecha.




                            El fondo arquitectónico está pintado. Nos
                            encontramos con otro de los efectismos
                            utilizados en el Barroco: el trampantojo.
CONCLUSION
El dinamismo viene dado por:

-Representar un instante: Bernini representa el instante, descrito por Santa Teresa en
 sus escritos, en que un ángel se le aparece en sueños y la traspasa con una flecha “el
 dardo del Amor Divino”, Santa Teresa siente un goce mezclado de dolor, aparece
 desmayada, desfallecida. Por tanto escena en pleno éxtasis. Ángel en el momento de
 posarse (pliegues arremolinados y pegados al cuerpo).
-Contraste de expresiones: ángel sonriente lleno de vida y alegría; Santa Teresa.
 desmayada, mano suspendida en el espacio con la boca entreabierta y ojos cerrados.
-Por la expresividad de las dos figuras.
-Por la composición: en aspa, abierta: una diagonal va desde el rostro de la santa a la
 parte inferior izquierda de las nubes; la otra diagonal enlaza la cabeza del ángel con el pie
 de Santa Teresa. Además varias líneas oblicuas (brazo de ángel, dardo...).
-Por la sensación de inestabilidad: Santa Teresa suspendida en el espacio sobre un
 banco de nubes, ángel posándose; por tanto falta de reposo en los personajes.
-Por el tratamiento de los ropajes: grandes plegados que dan lugar a efectos lumínicos
 de claroscuro. Los ropajes adquieren personalidad propia (típico del Barroco), sus formas
 se hinchan, los plegados se multiplican y arremolinan, casi no es perceptible la forma del
 cuerpo del Santa Teresa, en cambio en el ángel se pegan el cuerpo. Por tanto al artista le
 preocupa más el movimiento del paño que el marcar las anatomías. Al mismo tiempo hay
 un interés por reflejar la calidad de las cosas: ángel fina tela, paño grueso en el hábito de
 Santa Teresa.
‑Teatralidad: El Barroco busca, no exponer simplemente un hecho, sino expresar el
 contenido emocional del mismo; por eso coloca a las figuras en actitudes y expresiones
 exaltadas. Representa el éxtasis como un hecho teatral.
CONCLUSION
La teatralidad viene dada por:

-El patetismo: boca entreabierta, ojos cerrados, cuerpo desmayado,
 mano suspendida en el espacio, pie desnudo, etc.
-El contenido emocional de las figuras: Santa Teresa con expresión
 de goce y dolor al mismo tiempo, ángel sonriente.
-Por el marco en que aparece: en un altar dentro de un nicho cuya
 arquitectura se convierte en escenario , incluso lateralmente aparecen
 unas figuras pintadas que observan la escena (la familia Cornaro). La
 escena acontece en el espacio, está concebida, no aislada sino como
 un conjunto escultórico‑arquitectónico (forma parte de un altar), en el
 cual la escultura aparece como una visión sobre el altar. Esta
 sensación se acentúa también por la luz que penetra por una pequeña
 ventana y que contribuye a que las imágenes parezcan suspendidas
 en el aire. Es una obra maestra en cuanto a la adecuación de
 escultura, luz y encuadre arquitectónico. Por tanto la escultura no se
 concibe como algo aislado sino que aparece colocada en un contexto
 más amplio e integrada en él, así es como adquiere todo su desarrollo .
PUENTE DE SANT’ANGELO (1668-1671). Clemente IX le
encarga a Bernini la decoración del puente de Sant’Angelo con el
fin de crear un vía crucis urbano. Este puente une el Vaticano con
Roma y desde él se ve el castillo de Sant’Angelo, antiguo
mausoleo de Adriano. Bernini lo flanquea por figuras de ángeles
con las alas desplegadas en el momento de tocar el suelo,
portando en sus manos los instrumentos de la Pasión.
Bernini diseña la totalidad del conjunto, pero
 únicamente realiza dos estatuas: el ángel que
 porta la cartela del INRI y el que porta la
 corona de espinas. Estas dos obras son de
 tan alta calidad que en su misma época
 fueron trasladadas a Sant’Andrea delle Fratte
 para su conservación. Las estatuas son de
 tamaño mayor que el natural, casi
 duplicándolo, pero no llegan al colosalismo.




ÁNGEL QUE
                                        ÁNGEL CON LA CORONA DE ESPINAS
PORTA LA
CARTELA                                 Las figuras muestran una actitud
                                        claramente frontal, torciendo el torso en
DEL INRI                                ¾ y haciendo uso del contraposto. La
                                        cabeza se halla ligeramente inclinada
                                        hacia un lado siendo el rostro de una gran
                                        expresividad, mostrándose horrorizado y
                                        dolido por el sufrimiento de Cristo.
ÁNGEL CON EL TÍTULO DE LA CRUZ (INRI)

  Las dos figuras de los ángeles están realizadas con
  un canon adelgazado, siendo las cabezas
  relativamente pequeñas. Los pliegues encorsetan
  la anatomía, ocultándola, buscando la emotividad y
  la emoción religiosa. Presentan un sentido de la
  expresividad crispada.




ÁNGEL CON
LA CORONA
                                               Este ángel se nos muestra en
DE ESPINAS
                                               un estado de decaimiento tras
                                               ver los sufrimientos de Cristo,
                                               mientras que el anterior aún
                                               muestra un cierto vigor.
LOS RETRATOS

   Estudios iniciales de la escultura grecorromana ya existente
   en el Vaticano y las obras de Miguel Ángel fueron su fuente
   de inspiración.
   La técnica de Bernini, cuando trabaja en mármol, es de un
   realismo exuberante, sobre todo cuando se trata de
   expresiones del rostro.
   Captación psicológica de los personajes.
   Gran habilidad para plasmar las texturas de la piel o de los
   ropajes.
   Capacidad para reflejar la emoción y el movimiento.




Bernini: “Un personaje nunca es parecido a sí mismo cuando se
halla en actitud de reposo, como cuando está en movimiento".
La técnica de
Bernini, cuando
trabaja en mármol,
                        Y en lo relativo a la
es de un realismo
exuberante, sobre
                        textura de la piel y
todo cuando se trata    las sombras fue un
de expresiones del      innovador en su
rostro.                 época,
                        apartándose de la
Se caracteriza por la
                        manera de Miguel
inmediatez e
instantaneidad de la    Ángel e
percepción de la        influenciando para
retratada, así como     siempre lo que
por su realismo.        conocemos como
                        estilo clásico de
                        escultura.
Se trata de un medio busto, pero no de una imagen
          rígidamente frontal.
          El rostro se encuentra inclinado hacia un lado, prestando
          atención a algo y con la boca entreabierta, a punto de
          intervenir, teniendo las cejas enarcadas.
          El birrete nos muestra también un movimiento de los
          paños, dando un mayor dinamismo y pictoricidad al
          conjunto.




BUSTO DEL CARDENAL
SCIPIONE BORGHESE (1632)
BUSTO DEL CARDENAL
RICHELIEU (1640-1641)
BUSTO DE FRANCISCO I
D 'ESTE (1650-1651)
BUSTO DE LUIS XIV



Este retrato fue realizado por
Bernini durante su visita a
Francia.
En estos retratos Bernini gusta de
representar la moda de la época,
mostrándonos las grandes
pelucas utilizadas. Los
abundantes pliegues dan
dinamismo a la figura y generan
una difuminación de carácter
pictórico.
El gesto es altanero y lleno de
dignidad, inherente a su
importante posición como
monarca, y sus rasgos muestran
un sentimiento de distanciamiento
e imperturbabilidad.
LOS SEPULCROS


Se exalta el poder de los Papas y de la Iglesia.
Realismo.
Los materiales empleados en la escultura barroca en Italia
son preferentemente el bronce y el mármol.

Movimiento. Para representar este movimiento se recurre
a estructuras diagonales y a líneas curvas sinuosas.
Contrastes lumínicos.

Efecto dramático y teatral.
Visión de la muerte.
Fusión monumento conmemorativo-sepulcral.
SEPULCRO DEL PAPA URBANO VIII
1628-1647
                                Esquema en pirámide como los
                                renacentistas. Tenía que formar simetría
                                con el de Pablo III, renacentista).

                                PARTE SUPERIOR: El Papa en actitud de
                                arenga, es un momento fugaz.

                                PARTE INFERIOR: Podio sobre el que
                                va el sarcófago, con frontón partido,
                                retorcido sobre el mismo; el único
                                motivo de carácter funerario es el
                                sarcófago.
                                Del frontón roto sale la muerte que coloca
                                su epitafio, es un esqueleto con rótulo.
                                A ambos lados figuras alusivas a las
                                virtudes más destacadas del Pontífice,
                                alegorías de la Caridad y la Justicia.
                                Serie de niños jugando en diferentes
                                actitudes, diagonales y fugacidad.
                                Teatralidad, movimiento, efectos
                                lumínicos de luces y sombras.
SEPULCRO DEL PAPA URBANO VIII
1628-1647
               Bernini utiliza en la realización
               del sepulcro mármol blanco y
               de colores, jaspes, bronce y
               bronce sobredorado. No
               obstante, la figura del pontífice
               la realiza en bronce, del mismo
               modo que el sepulcro en
               pórfido oscuro, colores éstos
               de luto y duelo.

               Las figuras de la virtudes
               muestran una gran perfección
               técnica, encontrándose llenas
               de verosimilitud. Estas
               representaciones
               corresponden a la cultura
               neohumanista dentro de la que
               se mueven tanto el papa como
               Bernini. Posadas dentro de la
               composición aparecen dos
               abejas en referencia al escudo
               de los Barberini.
La figura de Urbano VIII se
muestra al mundo orgulloso como
un emperador, coronado por la
tiara y con gesto arrogante.
Sepulcro concebido como un
monumento de
autoglorificación.
SEPULCRO DEL PAPA
ALEJANDRO VII

En el Sepulcro de Alejandro VII,
uno de los últimos trabajos de
Bernini, situado en San Pedro
del Vaticano, se puede apreciar
un cambio en la concepción del
sepulcro papal.

El pontífice no aparece aquí
de un modo arrogante, sino
arrodillado humildemente y
sin la tiara. Bajo él esta la
puerta de una de las
sacristías de San Pedro,
utilizada aquí en un sentido
dramático y espacial como
entrada al Más Allá.
 Ésta es señalada por la
Muerte, no como la Fama
del Sepulcro de Urbano
VIII, sino portando un reloj
da arena a modo de
recuerdo de su
omnipresencia.
SEPULCRO DEL PAPA
ALEJANDRO VII

También: esquema triangular, no
aparece el sarcófago sino que es
sustituido por unas puerta que
hace referencia al mas allá
 -simbolismo-, puerta del más
allá por la que tenemos que
pasar todos, encima cortina
media descorrida: teatralidad.
El Papa de rodillas rezando, a
los lados representaciones
alegóricas de las virtudes más
destacadas del muerto (Caridad,
Verdad, Prudencia y Justicia).
La muerte representada por un
esqueleto con un reloj que hace
referencia a la poca vida que le
queda al Papa.
Los dos sepulcros serán muy
imitados por otros artistas.
SEPULCRO DEL PAPA
ALEJANDRO VII, DETALLE
ESTATUA ECUESTRE DE
CONSTANTINO (VATICANO)
Captación del instante: momento en
que Constantino es sorprendido por
la visión de la Cruz. Ésta
determinará su conversión al
cristianismo y la aparición del
Estado Vaticano. Esta obra entra
dentro de la política Vaticana de la
legitimación de la autoridad papal.
Sabio uso de la luz, que se usa aquí
como elemento de revelación,
bañando la imagen desde el Cielo.
Composición en diagonal.
Efecto teatral aumentado por la
gran cortina de medio recorrido que
tiene como fondo.
Dinamismo, calidad de las cosas
realismo, ropajes arremolinados,
muy plegados.
En los proyectos urbanísticos barrocos tendrán
LAS FUENTES   un lugar importante las fuentes que, además de
              articular las plazas, contribuyen a crear una
              escenografía con un gran contenido simbólico.


                 FUENTE DEL TRITÓN:
                 El dios marino Tritón aparece
                 lanzando un chorro de agua a través
                 de una caracola, sentado sobre una
                 enorme concha sostenida por cuatro
                 delfines que entrelazan la tiara papal
                 con llaves cruzadas y las abejas
                 heráldicas de los Barberini en sus
                 colas escamosas.
                 El Tritón, la primera de las fuentes de
                 Bernini, se erigió para proporcionar
                 agua del acueducto de Acqua Felice,
                 que Urbano había restaurado. Fue el
                 último gran encargo de su gran
                 mecenas.
FUENTE DEL TRITÓN
FUENTE DEL TRITÓN
LA FUENTE DE LOS CUATRO RÍOS
(PLAZA NAVONA)
Fue encargada por el Papa Inocencio X en 1648.
  En esta fuente Bernini representa alegóricamente el río más importante de cada uno
  de los cuatro continentes: el Danubio de Europa, el Río de la Plata de América, el Nilo
  de África y el Indo de Asia.




                                 Las figuras de las alegorías son colosales,
                                 realizadas en travertino, y acompañadas
                                 por un caballo (Europa), un león (África) y
                                 un caimán (América).
                                 El conjunto se encuentra coronado por un
LA FUENTE DE LOS CUATRO          obelisco. Sobre éste se posa una paloma,
RÍOS (Plaza Navona)              símbolo del Espíritu Santo.
RÍO DANUBIO     RÍO NILO




              RÍO
              GANGES
“El siglo barroco expresa una belleza que está más allá del bien y del
mal. Puede expresar lo bello a través de lo feo, lo verdadero a través
de lo falso, la vida a través de la muerte. Este tema de la muerte se
encuentra obsesivamente en la mentalidad barroca.
No por eso la belleza barroca es amoral o inmoral, al contrario: el
profundo sentido ético de esta belleza no reside en la adhesión a los
cánones rígidos de la autoridad política y religiosa que expresa el
barroco, sino en el carácter de totalidad de la creación artística. Así
como en el firmamento rediseñado por Copérnico y Kepler los
cuerpos celestes remiten unos a otros en unas relaciones cada vez
más complejas, así también en cada detalle del mundo barroco se
repliega, y al mismo tiempo se despliega, todo el cosmos. No hay
línea que no guíe al ojo hacia un “más allá” que siempre hay que
alcanzar, no hay línea que no se cargue de tensión: la belleza inmóvil
e inanimada del modelo clásico es sustituida por una belleza
dramáticamente tensa”.

                           UMBERTO ECO: “Historia de la belleza”

Bernini m

  • 1.
    CARACTERÍSTICAS DE LA ESCULTURA BARROCA: BERNINI
  • 2.
    CARACTERÍSTICAS DE LAESCULTURA BARROCA RENACIMIENTO BARROCO LÍNEAS CURVAS, CONTRACURVAS, ESCORZOS, COMPOSICIONES EN DIAGONAL, ASIMETRÍA, DESEQUILIBRIO EFECTO PICTÓRICO Y TEATRAL
  • 3.
    RENACIMIENTO BARROCO LÍNEAS CURVAS, CONTRACURVAS, ESCORZOS, COMPOSICIONES EN DIAGONAL, ASIMETRÍA, DESEQUILIBRIO EFECTO PICTÓRICO Y TEATRAL
  • 4.
    TEMAS RELIGIOSOS Escenas de milagros escenas de martirio éxtasis de santos alegorías ESCULTURA FUNERARIA En la tumba se representan los elementos de la muerte (esqueletos, cadáveres putrefactos, relojes de arena) con enorme realismo y al mismo tiempo, elementos de la gloria terrenal del difunto como una exaltación de su poder. RETRATOS TEMAS MITOLÓGICOS bustos Decoran y embellecen palacios y jardines, figuras ecuestres así como las plazas de las ciudades.
  • 5.
    BERNINI (1598- 1680) Desarrolló su carrera casi por completo en Roma, aunque había nacido en Nápoles en 1598. Su padre, Pietro Bernini, un escultor de talento, del manierismo tardío, fue su primer maestro. De carácter expansivo, brillante y hombre de mundo. Considerado el Miguel Ángel del Barroco. Como él fue artista integral pues cultivó todas las artes: poeta, pintor, arquitecto, urbanista y, sobre todo, escultor. En su adolescencia es ya un artista reconocido. Es la figura culminante del siglo XVII y un artista excepcionalmente dotado. La perfección de su técnica es extraordinaria consiguiendo obtener del mármol las calidades de los objetos (carne, telas, vegetales, etc.). Bernini parte del estudio de la escultura helenística y de ella toma el movimiento, la acción, el dramatismo y la violencia expresiva que se adaptan tan bien al temperamento barroco. La fama de la que gozó en vida le permitió rodearse de un taller de ayudantes que colaboraron en sus obras. Incluso en muchas de ellas la participación de Bernini se limitaba a la elaboración de un modelo en arcilla y a la supervisión del proceso de copia en mármol y acabado de los detalles.
  • 6.
    APOLO Y DAFNE Dafne,nombre que en griego significa laurel, era una ninfa hija del dios-río Peneo que transcurre por la región de Tesalia. El dios Apolo amaba a Dafne con una gran pasión pero la ninfa no le correspondía y le esquivaba. En una ocasión Apolo perseguía a Dafne y ésta huía hacia las montañas para evitarlo. Cuando el dios estaba a punto de alcanzarla, la joven dirigió una plegaria a su padre o bien a Zeus, suplicándole que la metamorfoseara para poder escapar al asedio del dios. Su petición fue escuchada y concedida, y al momento la joven comenzó a transformarse en un laurel. De sus pies iban saliendo raíces y sus extremidades se convertían en frondosas ramas de árbol.
  • 7.
    Diversidad de puntosde vista Líneas abiertas
  • 8.
    El grito dehorror de Dafne y el rostro perplejo de Apolo nos muestran un contraste de Contraste: superficie actitudes y aspectos que reflejan el interés pulida de la piel y por la representación de las emociones y los formas hirsutas de afectos. Es la mejor plasmación del instante y las ramas. del movimiento en mármol.
  • 9.
    La contraposición delos elementos y el uso del claroscuro reflejan la fuente de la escultura helenística de la que bebe Bernini. También en el periodo helenístico existía esta percepción de Apolo como un muchacho andrógino, joven y delgado, con un peinado casi femenino, aspectos representados también en esta estatua.
  • 10.
    Venus sentía unos TEMAMITOLÓGICO: enormes celos de la belleza de Proserpina, la Metamorfosis de Ovidio. única hija de Júpiter y Visión frontal que no Ceres; por eso incitó al limita la multiplicidad de Amor a herir a Plutón, los puntos de vista. dios de los Infiernos, con uno de sus dardos y propiciar el encuentro entre Plutón y Proserpina. El dios, en su única subida al mundo terrenal, se enamoró de Ropajes y cabellos Proserpina y la raptó. Los ampulosos, quebrados. gritos aterradores de la diosa llamaron la atención de Ceres, Venus, Minerva y Diana que intentaron evitar el rapto sin BERNINI: Plutón y Proserpina conseguirlo. 1621-22. mármol. 2,95 m.
  • 11.
    CAPTACIÓN PSICOLÓGICA: Diferentes comportamientos DINAMISMO psicológicos de los personajes. Composiciones abiertas Estados anímicos y movidas. contrapuestos. CARÁCTER MORALIZANTE: Se opone la brutalidad de Plutón a la belleza de Proserpina, confrontando el vicio con la virtud.
  • 12.
    Carácter violento ydinámico. Se percibe la resistencia de Proserpina al rapto de Plutón. Se aprecian diferentes texturas según la posición de las figuras. Línea serpentinata Ropajes y cabellos ampulosos, quebrados Virtuosismo técnico
  • 13.
    DAVID (1623) 170 cm.altura Realizada en solitario con tan sólo 22 años de edad. Es la viva expresión de la energía y el movimiento, totalmente opuesto al David platónico de Donatello, y comparable en hermosura al de Miguel Ángel, al que supera en vivacidad pero pierde el intimismo. Es una obra de mármol, material que no tiene secretos para él. En ella quiere mostrarnos el espíritu combativo del barroco. Elige el momento en que David va a atacar al gigante Goliat, estando todo su cuerpo contraído, con unos músculos en completa tensión, con lo que demuestra el perfecto conocimiento que posee de la anatomía humana.
  • 14.
    El cuerpo sellena de energía y movimiento, pero es sobre todo en su rostro donde mejor se aprecia la energía del momento, con mirada violenta, mordiéndose el labio superior, los ojos fruncidos, la barbilla en tensión, son más elocuentes que esos músculos en tensión. Su David es de dimensiones humanas, humano, empequeñecido en su condición de mortal en la que radica su hermosura, frente al divino de Miguel Ángel cuya hermosura radica en su expresión, en su idealismo.
  • 15.
    Energía, movimiento, tensión delBarroco La serenidad renacentista
  • 16.
    RENACIMIENTO BARROCO ACCIÓN ACABADA MOVIMIENTO EN POTENCIA MOVIMIENTO EN ACTO
  • 17.
    ÉXTASIS DE SANTATERESA Bernini tomó el texto de santa Teresa en el sentido místico en el que fue escrito, e intenta que el alucinante acontecimiento se manifieste de la manera más real y concreta posible. “Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suele ser sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada, que dije primero. Esta visión quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen; más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacia dar aquellos quejidos; y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento".
  • 18.
    ÉXTASIS DE SANTATERESA Obra realizada a mediados del s. XVII. Encargo de la familia Cornaro para la capilla familiar en la iglesia romana de Santa María de la Victoria. Tema de actualidad pues la Santa había sido conocida en 1622; en ella está presente el espíritu de la Contrarreforma. Se presenta la obra como un todo escénico. La capilla: mármoles policromados y jaspes. En la parte central de la capilla, tras el pequeño altar y en un marco arquitectónico se encuentra el hecho esculpido. No visible, en la parte superior existe una ventana por la que introduce la luz descendente hacia la escena. Se ha policromado la ventana con colores dorados más claros en el centro, en el que destaca la figura de una paloma que guía las decisiones. El fondo es de alabastro. La escena principal está sacada de la propia biografía de la santa que en su capitulo segundo describe el éxtasis.
  • 19.
    Modelo de barroquismopor su carácter escenográfico y por la integración de la obra con el espacio que la rodea. Toda la capilla está concebida como un teatro en el que se representa la transverberación de la santa que aparece sobre una nube suspendida sobre el altar como si flotara en el aire.
  • 20.
    La Santa situadasobre una nube en mármol más oscuro, se presenta con el ropaje típico barroco, quebradizo, voluminoso, lleno de claroscuro, caída, en el mismo instante en que un ángel la acaba de atravesar con la flecha de la divinidad. A su lado el ángel representado en forma humana, sólo lo delatan las 2 alas desplegadas. Su sonrisa es enigmática, su cara delicada e iluminada. Se presenta vestido con la típica vestimenta barroca aunque menos voluminosa que la de la santa.
  • 21.
    COMPOSICIÓN: es muydinámica y se concibe como el encuentro de dos poderosas diagonales. El altar es un conjunto unitario. El recurso de la luz de la ventana oculta la parte superior que deja resbalar los rayos de luz por los rayos de bronce tras el conjunto escultórico que dan una mayor emotividad casi pictórica al conjunto, acrecentando la atención del espectador al grupo del que se siente partícipe. Bernini alcanza aquí cotas de maestría difícilmente igualables en el tratamiento del mármol que alcanza calidades corpóreas de carne blanda y temblorosa. La luz juega con los tejidos en cuyos pliegues, quebrados y agitados por el furor místico de la santa, genera espectaculares efectos lumínicos.
  • 22.
    Para expresar eléxtasis místico se recurre a recursos procedentes del amor físico y así Santa Teresa aparece como una amante abandonada al placer…
  • 23.
    …y el ángelcomo un cupido clásico con una sonrisa de marcado carácter erótico. Contraste: actitud pasiva de la santa frente a acción del ángel.
  • 24.
    La Santa caey en su rostro se aprecia el momento de éxtasis que vive, compaginando el dolor físico con el placer espiritual. Su rostro es todo un tratado de expresividad en el que magistralmente se aprecia la pérdida de conocimiento, ojos entrecerrados, labios entreabiertos, conciencia totalmente perdida.
  • 25.
    Bernini utilizó lapintura, la escultura y la arquitectura, a los que añadió el recurso de la iluminación natural para crear esta alucinante revelación. Creó un espectáculo que sorprende al espectador. Insatisfecho por la limitada capacidad de las figuras aisladas o de los grupos para crear una atmósfera envolvente, Bernini creó en la capilla Cornaro un espacio teatral con una composición activa que dirige nuestra mirada, lo que pone en evidencia el esfuerzo para dotar al conjunto de imágenes de una unidad integradora; y buscando efectos escenográficos lo más reales posible, cubrió la bóveda de la capilla Cornaro con una imagen realista del cielo.
  • 26.
    No se tratade una escultura en el sentido convencional, sino que nos encontramos ante una escena pictórica enmarcada por la arquitectura que nos incluye como participantes en una celebración religiosa que quizás no sea tan representada como revelada. A ambos lados de la capilla sitúa sendos balcones con arquitectura simulada, donde los miembros de la familia esculpidos en mármol asisten como espectadores al hecho teatral del éxtasis.
  • 27.
    Detalle de loscardenales Cornaro, en la pared derecha. El fondo arquitectónico está pintado. Nos encontramos con otro de los efectismos utilizados en el Barroco: el trampantojo.
  • 28.
    CONCLUSION El dinamismo vienedado por: -Representar un instante: Bernini representa el instante, descrito por Santa Teresa en sus escritos, en que un ángel se le aparece en sueños y la traspasa con una flecha “el dardo del Amor Divino”, Santa Teresa siente un goce mezclado de dolor, aparece desmayada, desfallecida. Por tanto escena en pleno éxtasis. Ángel en el momento de posarse (pliegues arremolinados y pegados al cuerpo). -Contraste de expresiones: ángel sonriente lleno de vida y alegría; Santa Teresa. desmayada, mano suspendida en el espacio con la boca entreabierta y ojos cerrados. -Por la expresividad de las dos figuras. -Por la composición: en aspa, abierta: una diagonal va desde el rostro de la santa a la parte inferior izquierda de las nubes; la otra diagonal enlaza la cabeza del ángel con el pie de Santa Teresa. Además varias líneas oblicuas (brazo de ángel, dardo...). -Por la sensación de inestabilidad: Santa Teresa suspendida en el espacio sobre un banco de nubes, ángel posándose; por tanto falta de reposo en los personajes. -Por el tratamiento de los ropajes: grandes plegados que dan lugar a efectos lumínicos de claroscuro. Los ropajes adquieren personalidad propia (típico del Barroco), sus formas se hinchan, los plegados se multiplican y arremolinan, casi no es perceptible la forma del cuerpo del Santa Teresa, en cambio en el ángel se pegan el cuerpo. Por tanto al artista le preocupa más el movimiento del paño que el marcar las anatomías. Al mismo tiempo hay un interés por reflejar la calidad de las cosas: ángel fina tela, paño grueso en el hábito de Santa Teresa. ‑Teatralidad: El Barroco busca, no exponer simplemente un hecho, sino expresar el contenido emocional del mismo; por eso coloca a las figuras en actitudes y expresiones exaltadas. Representa el éxtasis como un hecho teatral.
  • 29.
    CONCLUSION La teatralidad vienedada por: -El patetismo: boca entreabierta, ojos cerrados, cuerpo desmayado, mano suspendida en el espacio, pie desnudo, etc. -El contenido emocional de las figuras: Santa Teresa con expresión de goce y dolor al mismo tiempo, ángel sonriente. -Por el marco en que aparece: en un altar dentro de un nicho cuya arquitectura se convierte en escenario , incluso lateralmente aparecen unas figuras pintadas que observan la escena (la familia Cornaro). La escena acontece en el espacio, está concebida, no aislada sino como un conjunto escultórico‑arquitectónico (forma parte de un altar), en el cual la escultura aparece como una visión sobre el altar. Esta sensación se acentúa también por la luz que penetra por una pequeña ventana y que contribuye a que las imágenes parezcan suspendidas en el aire. Es una obra maestra en cuanto a la adecuación de escultura, luz y encuadre arquitectónico. Por tanto la escultura no se concibe como algo aislado sino que aparece colocada en un contexto más amplio e integrada en él, así es como adquiere todo su desarrollo .
  • 30.
    PUENTE DE SANT’ANGELO(1668-1671). Clemente IX le encarga a Bernini la decoración del puente de Sant’Angelo con el fin de crear un vía crucis urbano. Este puente une el Vaticano con Roma y desde él se ve el castillo de Sant’Angelo, antiguo mausoleo de Adriano. Bernini lo flanquea por figuras de ángeles con las alas desplegadas en el momento de tocar el suelo, portando en sus manos los instrumentos de la Pasión.
  • 31.
    Bernini diseña latotalidad del conjunto, pero únicamente realiza dos estatuas: el ángel que porta la cartela del INRI y el que porta la corona de espinas. Estas dos obras son de tan alta calidad que en su misma época fueron trasladadas a Sant’Andrea delle Fratte para su conservación. Las estatuas son de tamaño mayor que el natural, casi duplicándolo, pero no llegan al colosalismo. ÁNGEL QUE ÁNGEL CON LA CORONA DE ESPINAS PORTA LA CARTELA Las figuras muestran una actitud claramente frontal, torciendo el torso en DEL INRI ¾ y haciendo uso del contraposto. La cabeza se halla ligeramente inclinada hacia un lado siendo el rostro de una gran expresividad, mostrándose horrorizado y dolido por el sufrimiento de Cristo.
  • 32.
    ÁNGEL CON ELTÍTULO DE LA CRUZ (INRI) Las dos figuras de los ángeles están realizadas con un canon adelgazado, siendo las cabezas relativamente pequeñas. Los pliegues encorsetan la anatomía, ocultándola, buscando la emotividad y la emoción religiosa. Presentan un sentido de la expresividad crispada. ÁNGEL CON LA CORONA Este ángel se nos muestra en DE ESPINAS un estado de decaimiento tras ver los sufrimientos de Cristo, mientras que el anterior aún muestra un cierto vigor.
  • 33.
    LOS RETRATOS Estudios iniciales de la escultura grecorromana ya existente en el Vaticano y las obras de Miguel Ángel fueron su fuente de inspiración. La técnica de Bernini, cuando trabaja en mármol, es de un realismo exuberante, sobre todo cuando se trata de expresiones del rostro. Captación psicológica de los personajes. Gran habilidad para plasmar las texturas de la piel o de los ropajes. Capacidad para reflejar la emoción y el movimiento. Bernini: “Un personaje nunca es parecido a sí mismo cuando se halla en actitud de reposo, como cuando está en movimiento".
  • 34.
    La técnica de Bernini,cuando trabaja en mármol, Y en lo relativo a la es de un realismo exuberante, sobre textura de la piel y todo cuando se trata las sombras fue un de expresiones del innovador en su rostro. época, apartándose de la Se caracteriza por la manera de Miguel inmediatez e instantaneidad de la Ángel e percepción de la influenciando para retratada, así como siempre lo que por su realismo. conocemos como estilo clásico de escultura.
  • 35.
    Se trata deun medio busto, pero no de una imagen rígidamente frontal. El rostro se encuentra inclinado hacia un lado, prestando atención a algo y con la boca entreabierta, a punto de intervenir, teniendo las cejas enarcadas. El birrete nos muestra también un movimiento de los paños, dando un mayor dinamismo y pictoricidad al conjunto. BUSTO DEL CARDENAL SCIPIONE BORGHESE (1632)
  • 36.
  • 37.
    BUSTO DE FRANCISCOI D 'ESTE (1650-1651)
  • 38.
    BUSTO DE LUISXIV Este retrato fue realizado por Bernini durante su visita a Francia. En estos retratos Bernini gusta de representar la moda de la época, mostrándonos las grandes pelucas utilizadas. Los abundantes pliegues dan dinamismo a la figura y generan una difuminación de carácter pictórico. El gesto es altanero y lleno de dignidad, inherente a su importante posición como monarca, y sus rasgos muestran un sentimiento de distanciamiento e imperturbabilidad.
  • 39.
    LOS SEPULCROS Se exaltael poder de los Papas y de la Iglesia. Realismo. Los materiales empleados en la escultura barroca en Italia son preferentemente el bronce y el mármol. Movimiento. Para representar este movimiento se recurre a estructuras diagonales y a líneas curvas sinuosas. Contrastes lumínicos. Efecto dramático y teatral. Visión de la muerte. Fusión monumento conmemorativo-sepulcral.
  • 40.
    SEPULCRO DEL PAPAURBANO VIII 1628-1647 Esquema en pirámide como los renacentistas. Tenía que formar simetría con el de Pablo III, renacentista). PARTE SUPERIOR: El Papa en actitud de arenga, es un momento fugaz. PARTE INFERIOR: Podio sobre el que va el sarcófago, con frontón partido, retorcido sobre el mismo; el único motivo de carácter funerario es el sarcófago. Del frontón roto sale la muerte que coloca su epitafio, es un esqueleto con rótulo. A ambos lados figuras alusivas a las virtudes más destacadas del Pontífice, alegorías de la Caridad y la Justicia. Serie de niños jugando en diferentes actitudes, diagonales y fugacidad. Teatralidad, movimiento, efectos lumínicos de luces y sombras.
  • 41.
    SEPULCRO DEL PAPAURBANO VIII 1628-1647 Bernini utiliza en la realización del sepulcro mármol blanco y de colores, jaspes, bronce y bronce sobredorado. No obstante, la figura del pontífice la realiza en bronce, del mismo modo que el sepulcro en pórfido oscuro, colores éstos de luto y duelo. Las figuras de la virtudes muestran una gran perfección técnica, encontrándose llenas de verosimilitud. Estas representaciones corresponden a la cultura neohumanista dentro de la que se mueven tanto el papa como Bernini. Posadas dentro de la composición aparecen dos abejas en referencia al escudo de los Barberini.
  • 42.
    La figura deUrbano VIII se muestra al mundo orgulloso como un emperador, coronado por la tiara y con gesto arrogante. Sepulcro concebido como un monumento de autoglorificación.
  • 43.
    SEPULCRO DEL PAPA ALEJANDROVII En el Sepulcro de Alejandro VII, uno de los últimos trabajos de Bernini, situado en San Pedro del Vaticano, se puede apreciar un cambio en la concepción del sepulcro papal. El pontífice no aparece aquí de un modo arrogante, sino arrodillado humildemente y sin la tiara. Bajo él esta la puerta de una de las sacristías de San Pedro, utilizada aquí en un sentido dramático y espacial como entrada al Más Allá. Ésta es señalada por la Muerte, no como la Fama del Sepulcro de Urbano VIII, sino portando un reloj da arena a modo de recuerdo de su omnipresencia.
  • 44.
    SEPULCRO DEL PAPA ALEJANDROVII También: esquema triangular, no aparece el sarcófago sino que es sustituido por unas puerta que hace referencia al mas allá -simbolismo-, puerta del más allá por la que tenemos que pasar todos, encima cortina media descorrida: teatralidad. El Papa de rodillas rezando, a los lados representaciones alegóricas de las virtudes más destacadas del muerto (Caridad, Verdad, Prudencia y Justicia). La muerte representada por un esqueleto con un reloj que hace referencia a la poca vida que le queda al Papa. Los dos sepulcros serán muy imitados por otros artistas.
  • 45.
  • 46.
    ESTATUA ECUESTRE DE CONSTANTINO(VATICANO) Captación del instante: momento en que Constantino es sorprendido por la visión de la Cruz. Ésta determinará su conversión al cristianismo y la aparición del Estado Vaticano. Esta obra entra dentro de la política Vaticana de la legitimación de la autoridad papal. Sabio uso de la luz, que se usa aquí como elemento de revelación, bañando la imagen desde el Cielo. Composición en diagonal. Efecto teatral aumentado por la gran cortina de medio recorrido que tiene como fondo. Dinamismo, calidad de las cosas realismo, ropajes arremolinados, muy plegados.
  • 47.
    En los proyectosurbanísticos barrocos tendrán LAS FUENTES un lugar importante las fuentes que, además de articular las plazas, contribuyen a crear una escenografía con un gran contenido simbólico. FUENTE DEL TRITÓN: El dios marino Tritón aparece lanzando un chorro de agua a través de una caracola, sentado sobre una enorme concha sostenida por cuatro delfines que entrelazan la tiara papal con llaves cruzadas y las abejas heráldicas de los Barberini en sus colas escamosas. El Tritón, la primera de las fuentes de Bernini, se erigió para proporcionar agua del acueducto de Acqua Felice, que Urbano había restaurado. Fue el último gran encargo de su gran mecenas.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
    LA FUENTE DELOS CUATRO RÍOS (PLAZA NAVONA)
  • 51.
    Fue encargada porel Papa Inocencio X en 1648. En esta fuente Bernini representa alegóricamente el río más importante de cada uno de los cuatro continentes: el Danubio de Europa, el Río de la Plata de América, el Nilo de África y el Indo de Asia. Las figuras de las alegorías son colosales, realizadas en travertino, y acompañadas por un caballo (Europa), un león (África) y un caimán (América). El conjunto se encuentra coronado por un LA FUENTE DE LOS CUATRO obelisco. Sobre éste se posa una paloma, RÍOS (Plaza Navona) símbolo del Espíritu Santo.
  • 52.
    RÍO DANUBIO RÍO NILO RÍO GANGES
  • 53.
    “El siglo barrocoexpresa una belleza que está más allá del bien y del mal. Puede expresar lo bello a través de lo feo, lo verdadero a través de lo falso, la vida a través de la muerte. Este tema de la muerte se encuentra obsesivamente en la mentalidad barroca. No por eso la belleza barroca es amoral o inmoral, al contrario: el profundo sentido ético de esta belleza no reside en la adhesión a los cánones rígidos de la autoridad política y religiosa que expresa el barroco, sino en el carácter de totalidad de la creación artística. Así como en el firmamento rediseñado por Copérnico y Kepler los cuerpos celestes remiten unos a otros en unas relaciones cada vez más complejas, así también en cada detalle del mundo barroco se repliega, y al mismo tiempo se despliega, todo el cosmos. No hay línea que no guíe al ojo hacia un “más allá” que siempre hay que alcanzar, no hay línea que no se cargue de tensión: la belleza inmóvil e inanimada del modelo clásico es sustituida por una belleza dramáticamente tensa”. UMBERTO ECO: “Historia de la belleza”